Ludwig van Beethoven: Aantekeningen over zijn leven en werk

Overzicht

Ludwig van Beethoven (1770-1827 ) was een van de belangrijkste componisten in de muziekgeschiedenis. Hij wordt beschouwd als de grote pionier die het Weense classicisme (gevormd door Haydn en Mozart) naar zijn hoogtepunt bracht en tegelijkertijd de weg vrijmaakte voor de romantiek .

Hieronder een overzicht van zijn leven, zijn werk en zijn blijvende nalatenschap:

1. Oorsprong en beginjaren in Bonn

Geboorte: Hij werd geboren in Bonn in december 1770. Zijn vader, een tenor aan het hof van de keurvorst , herkende al vroeg zijn talent en probeerde (soms met dwang) hem als wonderkind in de stijl van Mozart te promoten .

Opleiding: Zijn belangrijkste leraar in Bonn was Christian Gottlob Neefe, die niet alleen zijn muzikale ontwikkeling stimuleerde , maar hem ook vertrouwd maakte met de filosofie van de Verlichting .

2. De opkomst in Wenen

Verhuizing: In 1792 verhuisde Beethoven naar Wenen om in de leer te gaan bij Joseph Haydn. Wenen bleef zijn thuis tot aan zijn dood.

Virtuoos: Hij verwierf aanvankelijk bekendheid als pianovirtuoos en meester in improvisatie , voordat hij zich vestigde als onafhankelijk componist.

3. Het lot van doofheid

Het meest tragische aspect van zijn leven was wellicht zijn gehoorverlies , dat rond 1798 begon en uiteindelijk tot volledige doofheid leidde .

Heiligenstadt Testament (1802): In deze wanhopige brief aan zijn broers bekende hij zijn zelfmoordgedachten vanwege het verlies van zijn gehoor , maar besloot hij verder te leven voor zijn kunst.

Late werken: Paradoxaal genoeg componeerde hij zijn meest complexe en visionaire werken (zoals de 9e symfonie of de late strijkkwartetten ) toen hij al volledig doof was en de muziek alleen nog in zijn hoofd kon horen .

4. Belangrijke werken (selectie)

Beethoven bracht een revolutie teweeg in vrijwel elk genre dat hij aanraakte:

Symfonieën: Hij schreef er in totaal negen. Bijzonder beroemd zijn de 3e (“Eroica”), de 5e (“Laatsymfonie”) met zijn opvallende openingsmotief en de 9e symfonie met de koorfinale “Ode aan de Vreugde”.

Pianomuziek: Zijn 32 pianosonates (waaronder de Maanlichtsonate en de Pathétique ) worden beschouwd als het “Nieuwe Testament” van de pianomuziek.

Opera: Hij schreef slechts één opera, Fidelio, die over vrijheid en rechtvaardigheid gaat.

Kamermuziek: Zijn 16 strijkkwartetten tonen zijn meest radicale artistieke ontwikkeling aan.

5. De betekenis van Beethoven vandaag de dag

De kunstenaar als individu: Vóór Beethoven waren componisten vaak in dienst van de kerk of de adel. Beethoven zag zichzelf als een vrije kunstenaar wiens muziek een uitdrukking was van zijn eigen persoonlijkheid en humanistische idealen.

Politieke erfenis: De melodie van de “Ode aan de Vreugde” is tegenwoordig het officiële Europese volkslied en staat wereldwijd symbool voor vrede en verbroedering .

Muzikale invloed: Hij vergrootte het orkest en breidde muzikale vormen (zoals de symfonie) enorm uit in termen van tijd en emotie, wat een grote invloed had op generaties componisten na hem.

Geschiedenis

Op een koude decembernacht in 1770 werd in Bonn een jongen geboren, Ludwig van Beethoven, in een familie van musici. Zijn vader, Johann, herkende al vroeg het immense talent van zijn zoon, maar in plaats van het zachtjes te stimuleren , dreef hij de jongen met brute strengheid voort. Hij droomde ervan om van Ludwig een tweede wonderkind te maken, net als Mozart, en dwong hem vaak tot diep in de nacht piano te oefenen. Ondanks deze harde jeugd ontwikkelde Ludwig een diepe, bijna opstandige liefde voor muziek die hem zijn hele leven zou bijblijven.

Begin twintig keerde hij zijn geboortestad Bonn de rug toe en verhuisde naar de muzikale metropool Wenen. Daar wilde hij bij Joseph Haydn studeren en zich bewijzen als pianovirtuoos. In de weelderige salons van de aristocratie werd hij al snel een sensatie – niet alleen vanwege zijn techniek, maar ook vanwege de enorme passie en de wilde improvisaties waarmee hij het publiek in vervoering bracht . Beethoven was niet langer een hofbediende ; hij presenteerde zich als een zelfverzekerde kunstenaar die weigerde zich te onderwerpen aan de adel .

Maar op het hoogtepunt van zijn succes sloeg het noodlot toe: een constant gerinkel en gefluit in zijn oren kondigde het verlies van zijn gehoor aan . Voor een musicus was dit het ergst denkbare lot. In zijn wanhoop trok hij zich in 1802 terug in de Weense voorstad Heiligenstadt. Daar schreef hij het aangrijpende ” Heiligenstadt Testament ” , een brief aan zijn broers waarin hij bekende hoe dicht hij bij zelfmoord was geweest . Maar zijn ontembare wil om de wereld alle muziek te schenken die nog in hem sluimerde, hield hem in leven.

In de daaropvolgende jaren begon zijn ” heroïsche” fase. Naarmate hij zich steeds meer afzonderde van de buitenwereld , concentreerde hij zich volledig op zijn innerlijke gehoor. Hij bracht een revolutie teweeg in de muziekgeschiedenis door de symfonische vorm te verbrijzelen. Zijn muziek werd luider, complexer en emotioneler dan alles wat daarvoor bekend was. Werken zoals de Vijfde Symfonie, die het lot zelf leek aan te spreken, of de monumentale “Eroica “, getuigden van zijn strijdlust.

Tegen het einde van zijn leven was Beethoven volledig doof. Hij leefde in toenemende isolatie en communiceerde alleen nog via kleine ‘ gespreksboekjes ‘. Veel van zijn tijdgenoten beschouwden hem als een eigenaardige excentriekeling met onhandelbaar haar. Toch was het juist in deze stilte dat hij zijn meest visionaire werken creëerde . Bij de première van zijn Negende Symfonie in 1824 kon hij het daverende applaus van het publiek niet meer horen . Een zanger moest hem voorzichtig omdraaien zodat hij de enthousiaste menigte met hoeden en sjaals kon zien zwaaien .

Toen hij in 1827 tijdens een onweersbui in Wenen overleed , liet hij een nalatenschap achter die de muziek voorgoed veranderde . Hij had aangetoond dat muziek niet louter vermaak is, maar een diep menselijke uitdrukking van lijden, strijd en uiteindelijk de triomf van de geest over het lot .

Chronologische geschiedenis

De beginjaren in Bonn (1770-1792 )

Ludwig van Beethoven werd geboren in Bonn in december 1770 (gedoopt op 17 december). Hij groeide op in een muzikale familie; zijn vader, Johann, herkende al vroeg zijn talent en leerde hem met grote toewijding piano en viool spelen. Ludwig gaf zijn eerste openbare concert in Keulen op zevenjarige leeftijd .

Rond 1780 werd de hoforganist Christian Gottlob Neefe zijn belangrijkste leermeester. Hij introduceerde hem niet alleen muzikaal in de werken van Bach , maar opende ook zijn geest voor de idealen van de Verlichting . In 1782 werd Beethovens eerste compositie gepubliceerd en kort daarna werd hij vast lid van het hoforkest van Bonn. Een korte eerste reis naar Wenen in 1787, waar hij vermoedelijk Mozart wilde ontmoeten, moest worden afgebroken vanwege de ernstige ziekte en het daaropvolgende overlijden van zijn moeder. Terug in Bonn nam hij de rol van gezinshoofd op zich, terwijl zijn vader steeds meer aan alcoholisme leed .

De opkomst van Wenen en de eerste crisis (1792-1802 )

In 1792 vestigde Beethoven zich definitief in Wenen, kort na de dood van Mozart. Hij werd leerling van Joseph Haydn en verwierf al snel faam als een briljant pianovirtuoos en meester in improvisatie in de aristocratische kringen. In deze periode behaalde hij zijn eerste grote successen, waaronder zijn eerste twee symfonieën en de beroemde pianosonate ” Pathétique ” ( 1798 ).

Rond 1798 merkte Beethoven echter de eerste tekenen van gehoorverlies op . Deze fysieke ramp stortte hem in een diepe levenscrisis, die culmineerde in het Heiligenstadt Testament in 1802 – een aangrijpende brief aan zijn broers waarin hij zijn wanhoop over zijn naderende doofheid en zijn sociale angsten beschreef , maar uiteindelijk besloot om door middel van kunst verder te leven.

De heroïsche middenperiode (1803-1812 )

Na deze crisis begon Beethovens meest productieve en ” heroïsche” fase. Hij brak met traditionele vormen en creëerde werken van ongekende emotionele kracht. In 1804 voltooide hij zijn Derde Symfonie ( “Eroica ” ), die oorspronkelijk aan Napoleon was opgedragen . In de daaropvolgende jaren componeerde hij verdere mijlpalen zoals de Vijfde Symfonie ( ” Laatsymfonie ” ), de Zesde Symfonie ( ” Pastorale ” ), zijn Vioolconcert en zijn enige opera , ” Fidelio ” .

Ondanks zijn toenemende gehoorverlies was hij op het hoogtepunt van zijn roem. In 1812 schreef hij ook de beroemde brief aan de ” Onsterfelijke Geliefde ” , een vrouw wier identiteit tot op de dag van vandaag een mysterie in de muziekgeschiedenis blijft .

De late werken en totale doofheid (1813-1827 )

Beethovens laatste jaren werden gekenmerkt door ziekte, familieproblemen – met name de bittere voogdijstrijd om zijn neef Karl – en volledige doofheid . Vanaf 1818 kon hij alleen nog gesprekken voeren met behulp van conversatieboeken .

Maar juist in dit isolement radicaliseerde zijn muziek. Hij componeerde visionaire werken zoals de Missa solemnis en zijn monumentale Negende Symfonie, waarvan de première in 1824 een triomfantelijk succes was, ook al kon hij zelf het applaus niet meer horen . Zijn latere strijkkwartetten werden door tijdgenoten vaak als onbegrijpelijk en modern beschouwd.

26 maart 1827 in Wenen op 56-jarige leeftijd . Naar schatting 20.000 mensen woonden zijn begrafenis bij , wat zijn immense betekenis, zelfs tijdens zijn leven, onderstreepte.

Stijl(en), beweging ( en) en periode(s) van de muziek

Beethovens muziek laat zich niet eenvoudig in een hokje plaatsen, omdat hij niet alleen in één tijdperk leefde, maar ook de meest dramatische stijlverandering in de muziekgeschiedenis belichaamde . Zijn werk vormt een brug tussen twee werelden.

Het tijdperk en de stroming : van classicisme naar romantiek

Beethoven begon zijn carrière als erfgenaam van het classicisme (de Weense klassieke periode). In zijn vroege werken volgde hij nauwgezet de helderheid, symmetrie en elegantie van zijn voorgangers Joseph Haydn en Wolfgang Amadeus Mozart. Maar al snel brak hij los van deze beperkingen.

In zijn midden- en late periode werd hij een pionier van de romantiek. Waar het classicisme streefde naar evenwicht, richtte Beethoven zich op het individu, het subjectieve en het extreme. Zijn muziek werd een uitdrukking van persoonlijke bekentenissen , lijden en hoop. Hij ontwikkelde de stijl van de ‘ doorbraak ‘ , waarin muziek niet langer uitsluitend werd geleid door esthetische regels, maar een filosofische of verhalende boodschap overbracht.

Traditioneel of innovatief?

In zijn tijd was Beethovens muziek allesbehalve “oud “—ze werd gezien als radicaal nieuw en vaak zelfs verontrustend . Hoewel hij traditionele vormen zoals de symfonie, de sonate en het strijkkwartet behield, vulde hij ze met volledig nieuwe inhoud.

Vernieuwend: Hij breidde het orkest uit, introduceerde nieuwe instrumenten (zoals de trombone in de symfonie) en verlengde de duur van de stukken aanzienlijk .

Radicaal: Met name zijn latere werken werden door zijn tijdgenoten als onspeelbaar en ” verwarrend ” beschouwd , omdat hij harmonieën en structuren gebruikte die decennia vooruitliepen op hun tijd.

Barok, classicisme of nationalisme?

weinig gemeen met de barokperiode (de tijd van Bach en Händel ) , hoewel hij het contrapunt ervan grondig bestudeerde en in zijn latere fuga’s verwerkte. Hij is het hoogtepunt van het classicisme en tegelijkertijd de eerste grote denker van de romantiek. Elementen van nationalisme zijn slechts in rudimentaire vorm in zijn werk te vinden , bijvoorbeeld in zijn gebruik van volksliedthema’s of in zijn enthousiasme voor de idealen van de Franse Revolutie (vrijheid, gelijkheid, broederschap ), wat hem eerder een kosmopoliet dan een nationalist maakte.

Samenvattend

Beethovens stijl is een radicale evolutie. Hij nam de geperfectioneerde vorm van het Weense classicisme en gaf die een emotionele intensiteit en intellectuele complexiteit die de weg plaveide voor de hele 19e eeuw. Voor zijn tijdgenoten was hij een revolutionair die muziek verhief van een aangename vorm van vermaak tot een serieuze, diep ontroerende expressie .

Muziekgenres

Beethoven was een muzikaal alleskunner die niet alleen vrijwel elk genre van zijn tijd beheerste, maar het ook fundamenteel veranderde. Zijn muziek kan grofweg in vier hoofdcategorieën worden verdeeld:

1. Orkestmuziek: Monumentaliteit en drama

De symfonie vormt het middelpunt van zijn oeuvre. Beethoven transformeerde de symfonie, die voorheen vaak een meer vermakelijke functie had, tot een monumentaal, filosofisch expressief werk.

De 9 symfonieën: Ze vormen een ontwikkeling van de klassieke vorm (1e en 2e) via de heroïsche (3e “Eroica ” en 5e ” Laatsymfonie ” ) naar de integratie van zang in de 9e symfonie.

Soloconcerten: Hij schreef vijf belangrijke pianoconcerten en één vioolconcert. In deze werken werd het solo-instrument een gelijkwaardige partner of zelfs een ” tegenstander” van het orkest, wat het dramatische karakter versterkte.

Ouvertures : Vaak bedoeld als inleiding op toneelstukken (bijv. Egmont of Coriolanus), gelden ze nu als zelfstandige dramatische toondichten.

2. Pianomuziek: Het “ Laboratorium ”

De piano was Beethovens eigen instrument. Hier experimenteerde hij met nieuwe vormen en klanken voordat hij ze overbracht naar het orkest .

” Nieuwe Testament” van de muziek genoemd . Ze variëren van vroege , Mozart – achtige werken tot technisch zeer veeleisende late sonates (zoals de Hammerklavier Sonate).

Variaties: Beethoven was een meester in het ontleden van een eenvoudig thema tot het onherkenbaar werd en het vervolgens weer samen te stellen (bijvoorbeeld de Diabelli-variaties).

3. Kamermuziek: Intimiteit en radicalisme

In de kamermuziek, met name in de strijkkwartetten, toonde Beethoven zijn meest radicale kant.

16 Strijkkwartetten: Zijn vroege kwartetten (opus 18) volgen nog de Haydn-traditie, maar zijn latere kwartetten zijn zo complex en modern dat tijdgenoten ze vaak beschouwden als het werk van een ‘ gek ‘ .

Viool- en cellosonates: In deze duo’s bevrijdde hij de piano; het was niet langer een begeleidend instrument, maar voerde een dialoog op gelijke voet met het strijkinstrument.

4. Zang- en toneelwerken : Humanisme in klanken

Hoewel Beethoven vooral bekendstaat als een componist van instrumentale muziek, gebruikte hij de menselijke stem voor zijn meest humanistische boodschappen.

De opera: Hij schreef slechts één opera, Fidelio. Het is een zogenaamde ” reddings- en bevrijdingsopera” en behandelt de triomf van de huwelijksliefde over de tirannie.

Geestelijke muziek: Met de Missa solemnis creëerde hij een mis die brak met het liturgische kader en die eerder moet worden opgevat als een universele religieuze belijdenis .

Liederen: Beethoven wordt met zijn cyclus An die ferne Geliebte beschouwd als de uitvinder van de liedcyclus , een vorm die later een centrale rol zou spelen in de romantiek (bijvoorbeeld bij Schubert of Schumann).

Kenmerken van muziek

Beethovens muziek kenmerkt zich door een unieke energie en intellectuele diepgang die de muziekwereld fundamenteel heeft veranderd . Hij nam de evenwichtige vormen van de klassieke muziek en vulde ze met een emotionele kracht die vaak de grenzen van wat toen mogelijk was, verlegde .

Hieronder volgen de belangrijkste kenmerken van zijn stijl:

1. Motiverend werk en economie

Een van Beethovens meest opvallende kenmerken is zijn vermogen om immense klankkathedralen te bouwen uit de kleinste muzikale bouwstenen. In plaats van lange, vloeiende melodieën te gebruiken (zoals Mozart bijvoorbeeld), werkte hij vaak met korte, bondige motieven.

Het bekendste voorbeeld is het “Ta-ta-ta-daa ” uit de 5e symfonie. Dit minuscule motief loopt als een rode draad door het hele werk, wordt verdraaid, gedraaid en ritmisch gevarieerd, waardoor een enorme architectonische eenheid ontstaat.

2. Dynamiek en contrasten

Beethovens muziek is buitengewoon spanningsvol. Hij brak met de traditie van vloeiende overgangen en koos voor scherpe contrasten:

Plotselinge veranderingen : Een zachte pianomelodie kan plotseling en zonder waarschuwing overgaan in een donderend sforzato (een sterk geaccentueerd akkoord).

Uitgebreide dynamiek: Hij benutte het volledige volumebereik , van nauwelijks hoorbare fluisteringen tot orkestrale brullen , wat destijds vaak schokkend klonk .

3. Ritmische energie en syncopatie

Beethoven bracht een nieuw soort fysieke energie in de muziek. Zijn ritmes zijn vaak stuwend, gepunteerd en gekenmerkt door syncopatie (accenten op onbeklemde tellen). Dit creëert een gevoel van rusteloosheid, voorwaartse beweging en weerstand, vaak geïnterpreteerd als ” strijdlustig”.

4. Formele uitbreiding

Beethoven was de architect onder de componisten. Hij breidde bestaande muziekvormen enorm uit:

De uitvoering : Het middengedeelte van een toneelstuk , waarin de thema’s worden uitgewerkt, werd voor hem het centrum van de dramatische handeling.

De coda: Wat voorheen slechts een korte afsluiting van een stuk was , ontwikkelde Beethoven tot een tweede hoogtepunt dat de gehele muzikale argumentatie samenvat.

5. Harmonische durf en instrumentatie

Hij betrad een harmonieus terrein dat nog niemand eerder had betreden. Vooral in zijn latere werken gebruikte hij dissonanties die pas decennia later door het nageslacht werden begrepen .

Hij was een pionier op het gebied van instrumentatie: hij gaf belangrijkere rollen aan de blasinstrumenten en pauken en was de eerste die menselijke stemmen gebruikte in een symfonie (de 9e) om de grenzen van het puur instrumentale te doorbreken.

6. De filosofische inhoud (Het “ ethische ” aspect )

Voor Beethoven was muziek niet zomaar een spel met klanken , maar een moreel gezag. Zijn werken volgen vaak een psychologische boog: ” Van duisternis naar licht” of ” Van strijd naar overwinning ” . Deze narratieve structuur verleent zijn muziek een diepgaande humanistische ernst en een universele boodschap van vrijheid en broederschap .

Effecten en invloeden

De invloed van Ludwig van Beethoven op de muziek- en cultuurgeschiedenis kan nauwelijks worden overschat . Hij was de ” grote vernieuwer ” die de regels van het verleden brak en de basis legde voor ons gehele moderne muziekbegrip .

Hieronder volgen de belangrijkste gebieden waar zijn invloed vandaag de dag nog steeds merkbaar is :

Het nieuwe imago van de kunstenaar

Vóór Beethoven waren componisten vaak ambachtslieden die functionele muziek componeerden in opdracht van de kerk of de adel. Beethoven bracht daar een radicale verandering in :

Autonomie: Hij zag zichzelf als een vrije, onafhankelijke schepper . Hij componeerde niet langer primair voor vermaak, maar om een innerlijke waarheid uit te drukken .

tegen het lot vecht . Dit idee heeft de hele 19e eeuw (de Romantiek) gevormd en beïnvloedt tot op de dag van vandaag onze verering van ‘ grote kunstenaars ‘ .

2. De emancipatie van instrumentale muziek

Tot het einde van de 18e eeuw werd vocale muziek (opera, mis) vaak als van hogere kwaliteit beschouwd, omdat ze een duidelijke betekenis overbracht door middel van woorden.

Muziek als filosofie: Beethoven verhief puur instrumentale muziek – met name de symfonie – tot een taal die in staat is om ” het onuitsprekelijke ” uit te drukken . Hij bewees dat een orkestwerk zonder woorden complexe filosofische en emotionele ideeën (zoals vrijheid of strijd) kan overbrengen.

“ Absolute Muziek ” : Hij effende het pad voor componisten als Brahms en Bruckner, die de symfonie beschouwden als de hoogste kunstvorm .

3. Technologische en structurele revoluties

Beethoven heeft de ” instrumenten” van de muziek enorm uitgebreid:

Orkestgrootte: Hij vergrootte het ensemble. De introductie van trombones, piccolo’s en uitgebreidere slagwerksecties in de symfonische muziek creëerde klanklandschappen die voorheen ondenkbaar waren.

Formele beperkingen: Hij breidde de sonatevorm zo sterk uit dat zijn opvolgers vaak wanhoopten. Na Beethovens Negende Symfonie vroegen componisten als Wagner en Brahms zich af: ” Wat kun je in vredesnaam nog schrijven na deze monumentale combinatie van koor en orkest ? ”

4. Politieke en maatschappelijke invloed

Beethovens muziek was altijd ook een politiek statement ter ondersteuning van de idealen van de Verlichting .

Het Europese volkslied: Het thema ” Ode aan de vreugde” uit zijn 9e symfonie werd het officiële volkslied van de Europese Unie . Het staat wereldwijd symbool voor vrede , internationaal begrip en het overwinnen van grenzen.

tijdens de Tweede Wereldoorlog een symbool van verzet tegen onderdrukking vanwege het ritme (kort-kort-kort-lang, wat staat voor “V” zoals in Victory in morsecode ) .

5. Invloed op latere generaties

Vrijwel elke belangrijke componist na hem moest zich met Beethoven meten:

Franz Schubert bewonderde hem met eerbied en vroeg: ” Wie kan er na Beethoven nog iets presteren? ”

Richard Wagner beschouwde Beethovens Negende Symfonie als de directe voorloper van zijn ” Gesamtkunstwerk ” (het muziekdrama).

Johannes Brahms voelde zich zo geïntimideerd door de ” reus Beethoven ” , wiens voetstappen hij voortdurend achter zich hoorde , dat het hem decennia kostte om zijn eerste symfonie te voltooien.

Samenvatting

Beethoven bevrijdde de muziek van de ketenen van de hofetiquette . Hij maakte er een universele taal van het individu van. Zonder hem zouden de emotionele diepgang van de romantiek, de complexiteit van het modernisme en zelfs ons huidige begrip van muziek als middel tot zelfverwerkelijking en politiek protest ondenkbaar zijn.

Muzikale activiteiten anders dan componeren

Ludwig van Beethoven was veel meer dan ” alleen” een componist. Vooral in de eerste helft van zijn leven was hij een van de meest briljante en actieve muzikale persoonlijkheden van Wenen , wiens reputatie als uitvoerend musicus aanvankelijk zelfs zijn faam als componist overschaduwde .

Hieronder volgen zijn belangrijkste muzikale activiteiten naast het componeren:

1. De pianovirtuoos en ” pianogladiator ”

Na zijn verhuizing naar Wenen in 1792 verwierf Beethoven aanvankelijk bekendheid als pianist . Hij werd beschouwd als de meest begenadigde en originele speler van zijn tijd.

Pianoduels: In de salons van de adel streden pianovirtuozen vaak tegen elkaar. Beethoven stond erom bekend zijn rivalen (zoals Daniel Steibelt) letterlijk te vernederen door hun eigen thema’s te nemen en deze in complexe variaties op de piano te ” ontleden ” .

Concertreizen: Hij ondernam tournees, onder meer naar Praag, Dresden en Berlijn, om zich als solist te presenteren.

2. De ongeëvenaarde meester van de improvisatie

Beethovens tijdgenoten meldden vaak dat zijn improvisaties op de piano nog indrukwekkender waren dan zijn geschreven werken. Hij kon urenlang fantaseren over een kort thema, waarmee hij zijn publiek tot tranen toe roerde of in extase bracht . Dit vermogen was een essentiële vaardigheid voor elke musicus in die tijd , maar Beethoven verhief het tot een kunstvorm op zich.

3. De dirigent van zijn eigen werken

Beethoven stond vaak zelf achter het podium om zijn symfonieën en concerten te dirigeren.

Uitdagingen: Zijn dirigeerstijl werd omschreven als zeer excentriek – hij dook diep onder het podium tijdens stille passages en sprong letterlijk de lucht in tijdens luide akkoorden .

Dirigeren ondanks doofheid: Hoewel hij in 1824 officieel de première van de Negende Symfonie dirigeerde, stond er, omdat hij volledig doof was , een tweede dirigent (Michael Umlauf) achter hem om het orkest veilig door het werk te leiden . Beethoven bladerde door zijn partituur en hield de maat voor muziek die hij alleen innerlijk kon horen .

4. Pedagogiek: De pianoleraar

Om in zijn levensonderhoud te voorzien en contacten met de adel te onderhouden, gaf Beethoven regelmatig pianolessen.

Beroemde leerlingen : Zijn bekendste leerling was waarschijnlijk Carl Czerny , die later een van de meest invloedrijke pianoleraren in de geschiedenis werd.

Adellijke leerlingen : Hij gaf les aan vele jonge vrouwen uit de Weense adel, waaronder Julie Guicciardi (aan wie hij de Maanlichtsonate opdroeg) en Josephine Brunsvik.

5. Orkestmusici in hun jeugd

Tijdens zijn verblijf in Bonn (vóór 1792) was Beethoven nauw betrokken bij de dagelijkse muzikale activiteiten van het hoforkest :

Altviolist: Hij speelde altviool in het hoforkest en leerde zo de operaliteratuur en orkestpraktijk ” van binnenuit” kennen .

Organist: Op veertienjarige leeftijd was hij al vast in dienst als plaatsvervangend hoforganist. Hij bespeelde ook het klavecimbel en was verantwoordelijk voor de muzikale begeleiding van theatervoorstellingen .

Samenvattend kan worden gesteld dat Beethoven in zijn jeugd een ” voltijdmuzikant” was die speelde, lesgaf, improviseerde en dirigeerde. Pas door zijn toenemende doofheid moest hij deze activiteiten met tegenzin opgeven en zich bijna volledig op het componeren richten.

Activiteiten naast muziek

Buiten de pagina’s van zijn muziek was Ludwig van Beethoven een man met intense passies en diepe intellectuele interesses. Zijn leven buiten de muziek werd vaak gekenmerkt door zijn liefde voor de natuur, zijn politieke bewustzijn en zijn moeilijke persoonlijke omstandigheden .

Hieronder vind je zijn belangrijkste activiteiten en interesses buiten de muziek:

Liefde voor de natuur en lange wandelingen

Beethovens belangrijkste tijdverdrijf . Hij hield hartstochtelijk van de natuur en bracht de zomermaanden bijna altijd door in landelijke buitenwijken van Wenen, zoals Heiligenstadt of Mödling .

De eenzame zwerver: Hij stond bekend om zijn urenlange zwerftochten door de bossen en velden , in alle weersomstandigheden – of het nu verzengend heet was of stortregens . Hij droeg altijd een schetsboek bij zich om muzikale ideeën vast te leggen die hem in de buitenlucht te binnen schoten.

De natuur als toevluchtsoord: In de natuur vond hij de rust die de maatschappij hem vanwege zijn doofheid vaak ontzegde. Hij zei ooit: ” Niemand kan de natuur zo liefhebben als ik. ”

Politieke interesse en lezen

Beethoven was een kind van de Verlichting en volgde de actuele politieke gebeurtenissen met grote belangstelling.

Hij studeerde filosofie en las werken van Immanuel Kant, Friedrich Schiller en Johann Wolfgang von Goethe. Hij verdiepte zich intensief in thema’s als vrijheid, ethiek en het lot van de mensheid.

Politiek waarnemer: Hij las dagelijks meerdere kranten en discussieerde hartstochtelijk ( later via zijn conversatieboeken) over de Napoleontische oorlogen en de reorganisatie van Europa. Zijn relatie met Napoleon Bonaparte schommelde tussen vurige bewondering als bevrijder en diepe minachting als tiran.

De strijd om het gezin: voogdij
Een groot, vaak pijnlijk deel van zijn privéleven bestond uit de zorg voor zijn neef Karl. Na de dood van zijn broer Kaspar Karl in 1815 investeerde Beethoven enorm veel energie en tijd in een jarenlange, bittere juridische strijd tegen zijn schoonzuster om de volledige voogdij over de jongen te verkrijgen . Deze familieverplichtingen en de daarmee gepaard gaande zorgen namen in zijn latere jaren vaak meer ruimte in beslag dan zijn artistieke werk .

Gezellig samenzijn in de herberg en het koffiehuis.

Ondanks zijn verdriet en zijn reputatie als knorrepot was Beethoven geen complete kluizenaar.

Vaste klant: Hij bezocht regelmatig Weense herbergen en koffiehuizen . Daar lunchte hij, las hij het laatste nieuws en ontmoette hij een kleine kring van goede vrienden en bewonderaars.

De koffieliefhebber: Hij stond bekend om zijn liefde voor koffie en had de gewoonte om precies 60 koffiebonen per kopje af te tellen om de perfecte sterkte te bereiken .

Correspondentie en conversatie

de laatste tien jaar van zijn leven vrijwel niets meer kon horen , verplaatste zijn sociale activiteit zich naar de schriftelijke vorm.

Gespreksnotities: Hij droeg altijd notitieboekjes bij zich waarin zijn gesprekspartners hun vragen en antwoorden moesten opschrijven. Deze notitieboekjes vormen tegenwoordig een onschatbare bron van informatie over zijn dagelijks leven en zijn opvattingen over literatuur, politiek en financiën.

Brieven: Hij was een fervent briefschrijver, of het nu aan uitgevers, vrienden of vrouwen die hij bewonderde was (zoals in de beroemde brief aan de ” Onsterfelijke Geliefde ” ) was.

Financiën en onderhandelingen

Beethoven was een slimme, zij het vaak wantrouwende, zakenman . Hij besteedde veel tijd aan het onderhandelen over royalty’s met muziekuitgevers of het beheren van zijn verschillende pensioenuitkeringen van de adel . Hij was een van de eerste componisten die leerde hoe hij zijn werken tegelijkertijd aan meerdere uitgevers kon verkopen of hoe hij door behendige onderhandelingen zijn financiële onafhankelijkheid kon behouden .

Als speler

Wanneer men Ludwig van Beethoven beschrijft als pianist – dat wil zeggen, als een actieve uitvoerder – moet men zich iemand voorstellen die de elegantie van zijn tijd volledig op zijn kop zette . Hij was geen ‘nette ‘ pianist; hij was een natuurkracht.

Hier is een portret van Beethoven in de rol van een actief musicus:

De geluidsrevolutie is

Voordat mensen zijn composities begrepen, waren ze geschokt door zijn spel. Terwijl Mozart beroemd was om zijn sprankelende lichtheid en helderheid , bracht Beethoven een immense zwaarte en kracht in zijn pianospel.

Fysieke kracht : Ooggetuigen meldden dat hij letterlijk met het instrument vocht tijdens het spelen . Hij drukte de toetsen zo hard in dat snaren braken of de hamers van de toen nog vrij fragiele fortepiano afbraken.

Het legato: Hij ontwikkelde een diep, zingend legato ( verbonden spel). Hij wilde de piano niet zomaar tokkelen of aanslaan, maar hem laten zingen en huilen, wat destijds volkomen nieuw was voor luisteraars .

De koning van de improvisatie

Zijn grootste kracht was zijn vermogen om spontaan te spelen. In de Weense aristocratische salons was hij de onbetwiste kampioen van de vrije verbeelding.

Psychologisch effect: Er werd gezegd dat Beethoven zijn publiek vaak tot tranen toe roerde tijdens zijn improvisaties. Als hij klaar was, lachte hij soms de mensen uit en vroeg: ” Jullie dwazen, wie kan er nu in zo’n maatschappij leven? ” , om de emotionele spanning te doorbreken.

Spontaniteit : Hij kon direct inspelen op een onderwerp dat door een concurrent werd aangedragen en het op zo’n manier verwerken dat iedereen in de zaal sprakeloos achterbleef.

De “ Gladiator ” in de pianoduels

Aan het einde van de 18e eeuw was Wenen een centrum voor muziekwedstrijden . Je moet het je voorstellen als een moderne ” rap battle “, maar dan op de piano .

Ontmoeting met Steibelt: In 1800 vond een beroemd incident plaats met de virtuoos Daniel Steibelt. Steibelt speelde een technisch briljant stuk om Beethoven te intimideren . Beethoven pakte vervolgens de bladmuziek voor Steibelts cellopartij, legde die ondersteboven op de lessenaar, hamerde er met één vinger een motief uit op de piano en improviseerde er zo briljant overheen dat Steibelt de kamer verliet en nooit meer met Beethoven de strijd aanging .

De strijd tegen de stilte

Naarmate zijn doofheid verergerde, veranderde zijn spel op tragische wijze .

Verlies van controle: In zijn latere jaren sloeg hij tijdens stille passages vaak helemaal geen toetsen aan (omdat hij dacht dat hij zachtjes speelde, maar het instrument geen geluid maakte), terwijl hij tijdens luide passages de piano bijna aan stukken sloeg om de trillingen nog te kunnen voelen .

Het einde van zijn carrière: In 1814 gaf hij zijn laatste openbare concert als pianist (het ” Aartshertog Trio ” ). Het was bijna ondraaglijk voor de luisteraars , omdat de fijne afstemming tussen zijn innerlijke gehoor en de daadwerkelijke klank van de piano verloren was gegaan.

Zijn nalatenschap als speler

Beethoven transformeerde de piano van een fragiel meubelstuk tot de moderne concertvleugel . Pianobouwers zoals Streicher en Broadwood stuurden hem hun nieuwste modellen, omdat hij de enige was die de instrumenten tot het uiterste dreef. Hij eiste meer toetsen, meer volume en meer expressiviteit – kenmerken die het pianospel tot op de dag van vandaag vormgeven .

Relaties met componisten

Beethovens relaties met zijn tijdgenoten waren vaak gecompliceerd, gekenmerkt door diep respect, artistieke rivaliteit en soms bittere teleurstelling . Hij was geen gemakkelijk persoon, en dit weerspiegelde zich in zijn omgang met andere grote geesten.

Joseph Haydn: De rebelse leerling

De belangrijkste relatie was die met Joseph Haydn. Beethoven verhuisde in 1792 naar Wenen om ” de geest van Mozart uit Haydns handen te ontvangen ” . De relatie tussen de ouder wordende “Papa Haydn ” en de vurige jonge revolutionair was echter gespannen.

Wrijving: Haydn vond Beethovens muziek vaak te duister en te gewaagd. Hij noemde hem gekscherend de ” Grote Mogol ” .

De breuk: Toen Beethoven zijn Pianotrio Op. 1 publiceerde , raadde Haydn hem af om het derde trio te publiceren, omdat hij het te radicaal vond . Beethoven vermoedde ten onrechte jaloezie . Niettemin bleef er een diep respect bestaan: op zijn sterfbed liet Beethoven een foto van Haydns geboorteplaats zien en sprak hij zijn bewondering uit.

Wolfgang Amadeus Mozart: De vluchtige ontmoeting

Of de twee elkaar daadwerkelijk hebben ontmoet, is een van de grootste legendes uit de muziekgeschiedenis.

In 1787, in Wenen: de jonge Beethoven reisde naar Wenen om les te krijgen van Mozart. Naar verluidt hoorde Mozart hem spelen en zei: ” Let goed op hem, hij zal ooit wereldberoemd worden. ”

Invloed: Beethoven bewonderde Mozart destijds zeer. Zijn pianoconcert in c mineur is een directe reactie op Mozarts eigen werk in deze toonsoort.

Antonio Salieri: De zangleraar

In tegenstelling tot het clichébeeld in de film Amadeus, was Salieri een zeer gewaardeerde leraar. Beethoven studeerde enkele jaren Italiaanse vocale compositie bij hem. Salieri hielp hem de menselijke stem beter te begrijpen, wat later tot uiting kwam in werken als Fidelio. De relatie was zowel professioneel als vriendschappelijk; Beethoven droeg zelfs zijn drie vioolsonates, opus 12, aan hem op.

Franz Schubert: De stille bewonderaar

Beethoven en Schubert woonden in dezelfde stad en in dezelfde tijd, maar ontmoetten elkaar vrijwel nooit.

Eerbied: De jonge Schubert vereerde Beethoven als een god, maar was veel te verlegen om met hem te praten. Hij zei ooit: ” Wie kan er na Beethoven nog iets creëren? ”

Het slot: Er wordt gezegd dat Beethoven pas op zijn sterfbed kennismaakte met enkele liederen van Schubert en voorspelde: ” Waarlijk, in Schubert huist een goddelijke vonk!” Schubert was een van de fakkeldragers bij Beethovens begrafenis .

Gioachino Rossini: De populaire rivaal

In Beethovens latere jaren werd Wenen gegrepen door de ” Rossini-manie “. Mensen waren dol op de aanstekelijke melodieën van de Italiaanse componist.

De ontmoeting: In 1822 bezocht Rossini de dove Beethoven in Wenen. Beethoven ontving hem vriendelijk, maar gaf hem het beroemde ( en enigszins neerbuigende) advies: ” Blijf gewoon opera’s schrijven, je wilt toch niets anders doen?” Hij zag in Rossini een groot talent voor vermaak , maar geen serieuze concurrent op het gebied van diepgaande symfonische compositie.

Carl Maria von Weber: Respect ondanks kritiek

Weber, de grondlegger van de Duitse romantische opera, had een gecompliceerde relatie met Beethoven . Hij bekritiseerde de Vierde Symfonie scherp , wat Beethoven irriteerde . Desondanks ontmoetten ze elkaar in 1823 in Wenen. Beethoven begroette hem humoristisch met de woorden: ” Daar is hij dan, die kerel!” Hij bewonderde Webers Freischütz zeer en beschouwde hem als een belangrijke bondgenoot voor de Duitse muziek.

Beethovens relaties laten dit duidelijk zien: hij was de onbetwiste vaste ster waaromheen alle anderen draaiden – hetzij uit bewondering, hetzij uit productieve wrijving.

Vergelijkbare componisten

Bij het zoeken naar componisten die op Ludwig van Beethoven lijken , moet men onderscheid maken: zoekt u zijn dramatische passie, zijn architectonische logica of zijn radicale, vernieuwende kracht?

Hieronder vindt u de belangrijkste componisten die het muzikale DNA van Beethoven in zich dragen:

1. Johannes Brahms (De geestelijke erfgenaam)

Brahms wordt vaak beschreven als Beethovens meest directe opvolger. Hij voelde Beethovens nalatenschap zo sterk dat het hem bijna twintig jaar kostte om zijn eerste symfonie te voltooien, omdat hij “de reus achter zich hoorde marcheren ” .

Overeenkomst : Net als Beethoven bouwde Brahms complete werken op uit kleine motieven. Zijn muziek is eveneens zeer gestructureerd, serieus en vol innerlijke spanning. Wie Beethovens symfonieën waardeert, zal dezelfde monumentale kracht terugvinden in Brahms’ vier symfonieën.

2. Ferdinand Ries (zijn tijdgenoot en leerling)

Ferdinand Ries was een goede vriend en leerling van Beethoven. Zijn muziek klinkt vaak opvallend vergelijkbaar , omdat hij de stijl van zijn meester rechtstreeks van hem overnam .

Overeenkomst : Ries gebruikt dezelfde heroïsche taal, dramatische contrasten en virtuoos pianospel. Luisterend naar zijn pianoconcerten of symfonieën zou je ze in een blinde test gemakkelijk kunnen verwarren met ” onbekende werken van Beethoven”.

3. Anton Bruckner (De monumentale symfonist)

Bruckner nam Beethovens concept van de ” grote symfonie” (met name de Negende Symfonie) en vergrootte het tot een gigantische schaal.

Overeenkomst : Bruckners symfonieën beginnen vaak met een mystieke oerknal die uit de stilte voortkomt – net als Beethovens Negende. Hij deelt met Beethoven een diepe ernst en de poging om spirituele of universele waarheden uit te drukken door middel van instrumentale muziek .

4. Dmitri Shostakovich (De moderne vechter )

Hoewel hij een eeuw later leefde , wordt Shostakovich vaak de ” Beethoven van de 20e eeuw” genoemd.

Overeenkomst : In beide werken staat de strijd van het individu tegen een extern lot (in het geval van Shostakovich vaak het politieke systeem) centraal . Zijn muziek is even energiek, ritmisch benadrukt en schuwt lelijke of brute klanken niet om een boodschap over te brengen .

5. Louise Farrenc (De onderschatte hedendaagse kunstenares)

De Franse componiste Louise Farrenc leefde in de Romantiek, maar werd sterk beïnvloed door het Weense classicisme.

Overeenkomst : Haar symfonieën en kamermuziek bezitten dezelfde levendigheid en heldere, krachtige structuur die kenmerkend zijn voor Beethoven. Ze wordt tegenwoordig vaak herontdekt als iemand die de ” Beethoven-stijl ” combineerde met Franse elegantie .

6. Jan Ladislav Dussek (De Harmonieuze Pionier)

Dussek was een pianovirtuoos die in dezelfde periode als Beethoven werkte.

Overeenkomst : Net als Beethoven was hij een pionier op de piano en gebruikte hij al vroeg gedurfde harmonieën en een dramatische expressiestijl die Beethoven vooruitliep of begeleidde. Zijn sonates hebben een vergelijkbare ” voorwaartse energie ” .

Relaties buiten de wereld van niet-muzikanten

1. De “ Speciale Eenheid ” : Het Schuppanzigh Kwartet

Beethovens nauwste muzikale band was met de violist Ignaz Schuppanzigh en zijn strijkkwartet. Schuppanzigh was een van de weinigen die Beethovens visie technisch kon verwezenlijken .

Het experimentele laboratorium: Beethoven gebruikte het kwartet bijna als een laboratorium. Hij repeteerde intensief met hen om te ontdekken hoever hij de instrumenten kon drijven.

Conflict en genialiteit : Beethoven was vaak meedogenloos. Toen Schuppanzigh klaagde over de extreme moeilijkheden, sprak hij de beroemde woorden : ” Denkt hij soms dat ik aan een miserabele viool denk als de geest tot me spreekt?” Desondanks was het Schuppanzigh die , ondanks het verzet van het publiek, Beethovens meest radicale late kwartetten erdoorheen loodste.

2. De solisten: Virtuozen als partners en rivalen

Beethoven eiste een nieuw soort kracht en uithoudingsvermogen van solisten.

George Bridgetower (viool): Beethoven was zo onder de indruk van het talent van de Afro-Europese violist dat hij de “Kreutzer Sonate” met hem in première liet gaan . Beethoven schreef de partituur zo kort van tevoren dat Bridgetower soms over de schouder van de componist van het manuscript moest meelezen. De relatie eindigde echter door een persoonlijke ruzie, waarna Beethoven de opdracht verwijderde.

Domenico Dragonetti (contrabas): De beroemdste contrabassist van zijn tijd bezocht Beethoven in Wenen. Beethoven was zo onder de indruk van Dragonetti’s vermogen om cellopartijen op het onhandige instrument te spelen, dat hij voortaan volledig nieuwe, technisch extreem moeilijke taken aan de contrabas toewees in zijn symfonieën (met name de 5e en 9e) .

3. Het orkest: Verzet in de orkestbak

De relatie van Beethoven met de orkestmusici (vooral in het Theater an der Wien) was notoir slecht . De musici vonden zijn werken fysiek uitputtend en onspeelbaar .

De “tiran ” op het podium: Beethoven was een impulsieve dirigent. Als het orkest slecht speelde, schreeuwde hij vaak tegen de musici of onderbrak hij woedend de repetities . Tegen de tijd van de première van zijn Vijfde Symfonie was de relatie zo verbroken dat de musici weigerden nog met hem te repeteren als hij in de ruimte bleef.

Opstand van de blazers : De blazers hadden het vooral zwaar te verduren met de lange, aangehouden noten en het hoge volume dat Beethoven eiste. Hij beschouwde hen niet langer als begeleiding, maar als solisten, wat veel orkestmusici overweldigde .

4. De zangers : Instrumentalisering van de stem

Beethoven had een moeizame relatie met zangers , omdat hij de menselijke stem vaak als een mechanisch instrument behandelde.

Anna Milder-Hauptmann (sopraan): Zij was de eerste ” Leonore ” in Fidelio. Ze weigerde soms bepaalde passages te zingen omdat ze die als funest voor haar stem beschouwde . Beethoven moest toegeven en de partituur aanpassen , wat hij alleen onder luid protest deed.

Henriette Sontag en Caroline Unger: Bij de première van de Negende Symfonie smeekten de zangers hem om de extreem hoge passages te verlagen. Beethoven weigerde koppig. De zangers noemden hem een “tiran over alle stemorganen ” , maar zongen desondanks. Het was Caroline Unger die, na de finale, Beethoven zachtjes bij de schouders naar het publiek draaide, zodat hij het applaus kon zien dat hij niet meer kon horen .

5. Pedagogiek : Carl Czerny

Hoewel Czerny ook componeerde, was hij voor Beethoven in de eerste plaats een uitvoerend musicus en leerling.

De bemiddelaar: Beethoven vertrouwde Czerny de première van zijn Vijfde Pianoconcert toe. Czerny werd de belangrijkste bewaarder van Beethovens speeltechniek. Hij was de schakel die Beethovens krachtige, legato speelstijl doorgaf aan de volgende generatie pianisten (zoals Franz Liszt).

Samenvattend kan worden gesteld dat de musici van zijn tijd Beethoven vaak met een mengeling van ontzag en bewondering bekeken. Hij was de eerste componist die van hen eiste dat ze niet alleen “mooi ” speelden , maar dat ze zichzelf tot het uiterste dreven, tot het uiterste, en zelfs daarbuiten, om een emotionele waarheid over te brengen .

Relaties met niet-muzikanten

1. De adel als beschermheren en vrienden

In de Weense samenleving was Beethoven afhankelijk van de steun van de hoge adel. In tegenstelling tot Mozart of Haydn weigerde hij zich echter als een ondergeschikte te gedragen.

Aartshertog Rudolf: De broer van de keizer was Beethovens belangrijkste beschermheer . Hij was niet alleen een leerling , maar ook een trouwe vriend die ervoor zorgde dat Beethoven een levenslange toelage kreeg om in Wenen te blijven.

Prins Karl Lichnowsky: Hij bood Beethoven een appartement en financiële zekerheid tijdens zijn eerste jaren in Wenen. De relatie was echter stormachtig ; Beethoven zou ooit hebben gedreigd een stoel op het hoofd van de prins te slaan omdat deze hem wilde dwingen voor Franse officieren te spelen .

Prins Franz Joseph Lobkowitz: Veel privépremières vonden plaats in zijn paleis . Hij stelde zijn vertrekken en middelen vaak ter beschikking aan Beethoven , zelfs wanneer de muziek het publiek overweldigde .

2. De vrouwen: verlangen en klassenbarrières

Beethoven was voortdurend verliefd, maar bijna al zijn relaties liepen stuk op sociale conventies. Omdat hij van burgerlijke afkomst was, waren de aristocratische vrouwen die hij bewonderde meestal onbereikbaar voor hem.

Josephine Brunsvik: Zij wordt nu beschouwd als de meest waarschijnlijke ontvanger van de beroemde brief aan de ” Onsterfelijke Geliefde ” . Beethoven hield jarenlang zielsveel van haar , maar een huwelijk zou het verlies van haar sociale status en haar kinderen hebben betekend.

Bettina von Arnim: De romantische schrijfster was een belangrijke intellectuele partner. Ze faciliteerde de beroemde ontmoeting tussen Beethoven en Goethe in Teplitz en droeg in grote mate bij aan de verspreiding van Beethovens imago als ” filosofisch genie” in Duitsland.

3. Het gezin: Het drama rondom neef Karl

Na de dood van zijn broer Kaspar Karl in 1815 werd zijn neef Karl het middelpunt van Beethovens leven.

De voogdijstrijd: Beethoven voerde een jarenlange, bittere juridische strijd tegen zijn schoonzuster Johanna, die hij moreel ongeschikt achtte.

Overbezorgdheid : Hij probeerde Karl op te voeden met verstikkende liefde en zijn eigen morele opvattingen aan hem op te leggen. Dit leidde ertoe dat Karl in 1826 een zelfmoordpoging deed – een gebeurtenis die Beethoven uiteindelijk brak , zowel psychisch als fysiek .

4. De medische en technische omgeving

Naarmate zijn doofheid en ziekte toenamen, werden artsen en uitvinders zijn belangrijkste contacten.

Johann Nepomuk Mälzel : De uitvinder was een belangrijke metgezel. Hij construeerde verschillende oortrompetten voor Beethoven , die tegenwoordig in musea te zien zijn. Hoewel ze Beethovens kwalen niet konden genezen, stelden ze hem wel in staat om af en toe op een rudimentaire manier te communiceren .

wanhoop over zijn doofheid bekende in het “Heiligenstadt Testament” uit 1802. Later behandelden verschillende artsen zijn leveraandoeningen en waterzucht, wat uiteindelijk tot zijn dood leidde .

5. Vertrouwelingen en “secretaresses ”

In zijn latere jaren vertrouwde Beethoven op helpers om zijn dagelijks leven te organiseren.

Anton Schindler: Hij noemde zichzelf Beethovens ” geheime secretaris ” . Hij deed de inkopen , correspondeerde met uitgevers en verzorgde de zieke componist. Na Beethovens dood vervalste hij echter delen van de conversatieboeken om zijn eigen rol in Beethovens leven belangrijker te laten lijken.

Nanette Streicher: Oorspronkelijk pianobouwer, was ze bovenal een goede, moederlijke vriendin van Beethoven . Ze adviseerde hem over huishoudelijke zaken, zorgde voor bedienden en ontfermde zich over zijn versleten kleren en zijn vaak chaotische levensstijl .

6. De literaire wereld: Johann Wolfgang von Goethe

Zijn relatie met de grootste dichter van zijn tijd werd gekenmerkt door wederzijdse bewondering, maar ook door persoonlijke afstand .

De ontmoeting in Teplitz (1812): Beethoven had grote bewondering voor Goethes teksten (hij zette bijvoorbeeld Egmont op muziek). Tijdens hun ontmoeting ergerde Goethe zich echter aan Beethovens respectloze gedrag jegens de adel, terwijl Beethoven Goethe ” te verfijnd” en ” arrogant ” vond . Desondanks bleef hun wederzijds respect voor elkaars werk bestaan.

Belangrijke solowerken voor piano

Beethovens solowerken voor piano vormen de ruggengraat van zijn oeuvre en worden vaak zijn ” muzikale dagboek” genoemd . Daarin experimenteerde hij met vormen die hij later voor orkest zou bewerken . De 32 pianosonates vormen ongetwijfeld de kern van dit oeuvre, aangevuld met monumentale variatiecycli en kleinere karakterstukken .

Hieronder vindt u de belangrijkste werken voor solo piano:

1. De “ grote ” pianosonates

Elk van de 32 sonates heeft zijn eigen karakter, maar sommige zijn iconen van de muziekgeschiedenis geworden:

Sonate nr. 8 in c mineur, opus 13 ( ” Path étique ” ): een vroeg meesterwerk dat al de typische ” Beethoven-ernst ” vertoont. De dramatische, sombere opening en het zeer emotionele adagio maakten het stuk direct populair .

Sonate nr. 14 in cis-mineur, opus 27 nr. 2 ( “ Maanlichtsonate ” ): beroemd om zijn trance – achtige eerste deel. Beethoven noemde het “ Sonate quasi una Fantasia ” om te benadrukken dat het breekt met de strikte klassieke vorm.

Sonate nr. 21 in C majeur, opus 53 ( “ Waldstein-sonate ” ): een werk van orkestrale pracht en enorme technische virtuositeit. Het markeert het begin van zijn heroïsche middenperiode en benut ten volle de klankmogelijkheden van moderne piano’s .

Sonate nr. 23 in f mineur, opus 57 ( “ Appassionata ” ): Een van zijn meest stormachtige en duistere werken. Het wordt beschouwd als het toonbeeld van Beethovens gepassioneerde, strijdlustige muziek.

Sonate nr. 29 in B-flat majeur, Op. 106 ( “ Hammerklavier Sonate ” ): Deze wordt beschouwd als een van de moeilijkste pianosonates aller tijden. Met zijn monumentale lengte en de zeer complexe fuga aan het einde verbrak hij alle toenmalige grenzen van wat speelbaar was.

2. De late sonates (opus 109, 110, 111)

Deze laatste drie sonates vormen een spirituele eenheid. Ze zijn minder gericht op uiterlijke effecten dan op introspectie en filosofische diepgang. Sonate nr. 32 (opus 111) is bijzonder opmerkelijk: ze bestaat uit slechts twee delen – een stormachtig eerste deel en een bovenaardse Arietta met variaties, die door sommige muziekhistorici wordt beschouwd als een vroege voorloper van de jazz (vanwege de gesyncopeerde ritmes).

3. De variaties

Beethoven was een obsessieve meester in variatie. Hij kon een heel universum creëren vanuit een banaal thema.

De 33 Diabelli-variaties, opus 120: Uitgever Anton Diabelli vroeg vele componisten om één variatie op een eenvoudige wals die hij had geschreven. Beethoven leverde in plaats daarvan 33 variaties, die tegenwoordig, samen met Bachs Goldbergvariaties, worden beschouwd als de belangrijkste variatiecyclus in de muziekgeschiedenis.

Eroica-variaties, opus 35: Hier werkte hij een thema uit dat hij later zou gebruiken als hoofdthema in de finale van zijn 3e symfonie.

4. Kleinere stukjes ( prullaria)

Met zijn bagatellen heeft Beethoven in feite het ‘karakterstuk ‘ uitgevonden , dat zo belangrijk werd in de Romantiek (denk bijvoorbeeld aan Schumann of Chopin).

Für Elise: Waarschijnlijk het beroemdste pianostuk ter wereld . Het is een bladmuziek van een album, waarvan de opdracht tot op de dag van vandaag een mysterie blijft ( was haar naam eigenlijk Therese?).

De Bagatellen Op. 126: Zijn laatste pianowerk. Ondanks de naam ” Bagatelle ” (kleinigheid) zijn dit diepgaande , geconcentreerde muzikale miniaturen.

Beethovens pianowerken vormen een reis van elegant classicisme naar een moderne, bijna abstracte muzikale taal.

Belangrijke kamermuziek

Beethovens kamermuziek is het genre waarin hij zijn meest radicale en persoonlijke ideeën ontwikkelde . Terwijl de symfonieën bedoeld waren voor het grote publiek , werden de kamermuziekwerken beschouwd als ” muziek voor kenners ” , waarin hij zich waagde aan formele experimenten die vaak hun tijd ver vooruit waren.

Hieronder vindt u de belangrijkste werken en genres:

1. De 16 strijkkwartetten: hun nalatenschap

De strijkkwartetten (twee violen, altviool en cello) vormen het hoogtepunt van zijn oeuvre. Ze worden doorgaans in drie fasen verdeeld:

De vroege kwartetten (opus 18): Ze staan nog in de traditie van Haydn en Mozart, maar tonen al Beethovens voorkeur voor dramatische accenten en onconventionele ritmes.

De middelste kwartetten ( “ Rasumovsky-kwartetten ” , op. 59): Deze drie werken zijn aanzienlijk langer en complexer. Beethoven verwerkte hier Russische thema’s als eerbetoon aan zijn beschermheer, de Russische ambassadeur in Wenen.

De Late Strijkkwartetten (Op. 127–135 ) : Deze werken, geschreven in de laatste jaren van zijn leven toen hij volledig doof was , worden beschouwd als de moeilijkste en meest visionaire in de muziekgeschiedenis. Ze breken met de vierdelige structuur (Op. 131 heeft bijvoorbeeld zeven delen die naadloos in elkaar overvloeien ).

De Grosse Fuge (Op. 133): Oorspronkelijk het slotdeel van het Strijkkwartet Op. 130, is dit stuk zo monumentaal en dissonant dat het nu wordt beschouwd als een voorloper van de moderne muziek van de 20e eeuw.

2. De pianotrio’s: een dialoog op ooghoogte

In zijn werken voor piano , viool en cello bevrijdde Beethoven de strijkinstrumenten van de piano.

Het trio van de aartshertog (op. 97): genoemd naar zijn beschermheer , aartshertog Rudolf. Het is waarschijnlijk het meest majestueuze en omvangrijke van zijn trio’s, bekend om zijn lyrische breedte en plechtige langzame deel.

Spooktrio (Op. 70 nr. 1): Het kreeg zijn bijnaam vanwege het onheilspellende, fluisterende tweede deel, dat een bijna spookachtige sfeer creëert .

3. De vioolsonates: virtuositeit en passie

Beethoven schreef tien sonates voor piano en viool. Hij noemde ze ” Sonates voor piano met vioolbegeleiding ” , hoewel beide instrumenten volkomen gelijkwaardige partners zijn.

Lentesonate (Op. 24): Een vrolijk en toegankelijk werk, beroemd om zijn vloeiende melodieën .

Kreutzer Sonate (Op. 47): Het exacte tegenovergestelde – een werk van extreme technische moeilijkheid en bijna wilde, symfonische kracht. Leo Tolstoj was zo onder de indruk van de emotionele kracht van dit stuk dat hij er een novelle met dezelfde titel over schreef .

4. De cellosonates: nieuw terrein voor de contrabas

rol in de sonate toekende . Voorheen was de cello voornamelijk verantwoordelijk voor de basbegeleiding .

De Sonate nr. 3 in A majeur (Op. 69) is in het bijzonder een mijlpaal, waarin cello en piano een perfect uitgebalanceerde, bijna liedachtige dialoog voeren.

5. Het septet (opus 20)

Een vroeg werk voor zeven instrumenten (klarinet, hoorn, fagot en strijkers), dat tijdens Beethovens leven zijn populairste stuk was . Het is charmant, vermakelijk en klassiek in balans – zozeer zelfs dat Beethoven later bijna geïrriteerd raakte dat het publiek dit luchtige werk meer waardeerde dan zijn meer veeleisende latere composities.

Beethovens kamermuziek is een reis van de elegantie van de 18e eeuw naar een abstract modernisme dat pas generaties later werkelijk werd begrepen .

Muziek voor viool en piano

Beethoven bracht een fundamentele revolutie teweeg in het genre van de vioolsonate. Vóór hem was de viool in dergelijke werken vaak slechts een begeleidend instrument voor de piano. In Beethovens muziek werden beide instrumenten volwaardige partners, die dramatische duels aangingen of zich verdiepten in diepe, lyrische dialogen .

Hij liet in totaal tien vioolsonates na, waarvan er drie bijzonder opmerkelijk zijn:

1. Vioolsonate nr. 5 in F majeur, opus 24 ( “Lentesonate ” )

Dit is waarschijnlijk zijn populairste en bekendste sonate voor deze instrumentatie. De bijnaam “Lentesonate ” is niet van Beethoven zelf afkomstig, maar beschrijft perfect het karakter van de muziek.

Karakter: Ze is intelligent, lyrisch en vol optimisme. Het hoofdthema van het eerste deel roept een zorgeloze wandeling in de natuur op.

Een bijzonder kenmerk: het is de eerste van zijn vioolsonates met vier delen in plaats van de gebruikelijke drie . Het korte, geestige Scherzo staat bekend om het ritmische ” tikkertje ” tussen piano en viool.

2. Vioolsonate nr. 9 in A majeur, opus 47 ( “ Kreutzersonate ” )

Dit werk is precies het tegenovergestelde van de Lentesonate . Het is een monumentaal, bijna symfonisch werk van immense technische moeilijkheid en emotionele intensiteit.

De opdracht: Oorspronkelijk geschreven voor de violist George Bridgetower, droeg Beethoven het na een meningsverschil op aan de beroemde violist Rodolphe Kreutzer . Ironisch genoeg vond Kreutzer het stuk ” onbegrijpelijk ” en heeft hij het tijdens zijn leven nooit in het openbaar gespeeld .

Muzikaal drama: De sonate begint met een eenzame, bijna schreeuwende vioolsolo. De rest van het werk is een energieke strijd. Leo Tolstoj was zo onder de indruk van de kracht van dit stuk dat hij zijn beroemde novelle De Kreutzer Sonate schreef, waarin de muziek een destructieve passie aanwakkert .

3. Vioolsonate nr. 10 in G majeur, opus 96

Beethovens laatste vioolsonate is een werk van rijpheid en rust. Het werd gecomponeerd in 1812, kort voordat hij een langere creatieve pauze inlaste.

Stijl: Het is veel minder stormachtig dan de Kreutzer Sonate. De muziek heeft een etherische kwaliteit, bijna als een glimp van de toekomst van de Romantiek. De viool en piano lijken minder met elkaar te strijden dan samen te dromen .

Opgedragen aan : Het stuk werd geschreven voor de Franse violist Pierre Rode, wiens elegantere, minder agressieve speelstijl Beethoven beïnvloedde bij het componeren.

Duetten voor viool en piano (variaties en rondo’s)

Naast de sonates zijn er ook kleinere, maar charmante werken voor deze instrumentatie:

12 Variaties op “ Se vuol ballare ” (WoO 40): Variaties op een thema uit Mozarts opera De bruiloft van Figaro. Hier toont de jonge Beethoven zijn gevoel voor humor en zijn vermogen om een bekend thema op een slimme manier te herwerken.

Rondo in G majeur (WoO 41): Een charmant, lichtvoetig stuk dat vaak als toegift wordt gespeeld tijdens concerten.

Samenvatting van de ontwikkeling

In zijn vroege sonates (opus 12) is de geest van Mozart en Haydn nog voelbaar . Met de Lentesonate begint hij de vorm uit te breiden, bereikt hij het hoogtepunt van instrumentaal drama met de Kreutzersonate en vindt hij in de tiende sonate een spirituele rust die al een voorbode is van zijn latere werken .

Pianotrio(s)/pianokwartet(s)/pianokwintet(s)

Beethovens werken voor piano en diverse strijkinstrumenten tonen op indrukwekkende wijze zijn ontwikkeling van een door Mozart beïnvloed wonderkind tot een revolutionaire symfonist. Hoewel hij een enorme verscheidenheid aan pianotrio’s naliet, zijn pianokwartetten en -kwintetten zeldzamer in zijn oeuvre, maar desalniettemin van hoge kwaliteit .

Hieronder vindt u de meest opmerkelijke werken:

1. Pianotrio’s (piano, viool, cello)

Beethoven koos bewust voor het pianotrio als zijn eerste officiële publicatie ( Opus 1). Hij bevrijdde de cello en transformeerde het genre tot een bijna symfonisch geheel.

Pianotrio nr. 3 in c mineur, opus 1 nr. 3: Zelfs in dit vroege werk is de typische ” Beethoven in c mineur ” al duidelijk hoorbaar – gepassioneerd, dramatisch en somber . Zijn leraar Joseph Haydn raadde hem destijds zelfs af het te publiceren , omdat hij het werk te gewaagd vond .

Pianotrio nr. 4 in B-flat majeur, op. 11 ( ” Gassenhauer Trio ” ): Oorspronkelijk geschreven voor klarinet (of viool), cello en piano. Het kreeg zijn bijnaam van het thema van het laatste deel, een destijds populaire operamelodie van Joseph Weigl, die letterlijk op straat in Wenen werd gezongen.

Pianotrio nr. 5 in D majeur, op. 70 nr. 1 ( “ Spooktrio ” ): beroemd om zijn griezelige, sfeervolle tweede deel. De huiveringwekkende tremolo’s en donkere harmonieën gaven het werk zijn naam.

Pianotrio nr. 7 in B-flat majeur, opus 97 ( “ Aartshertogtrio ” ): Dit is wellicht het meest majestueuze en grootste trio van zijn werken, opgedragen aan zijn beschermheer, aartshertog Rudolf. Het heeft een bijna symfonische omvang en wordt beschouwd als een van de hoogtepunten van het gehele kamermuziekrepertoire.

2. De pianokwartetten (piano, viool, altviool, cello)

Pianokwartetten komen relatief weinig voor in Beethovens oeuvre, aangezien hij dit genre voornamelijk in zijn jeugd verkende.

Drie pianokwartetten WoO 36 (C majeur, Es majeur, D majeur): Beethoven schreef deze stukken toen hij nog maar 14 jaar oud was in Bonn. Ze zijn sterk beïnvloed door Mozarts voorbeelden, maar bevatten al thema’s die hij later zou hergebruiken in zijn eerste pianosonates (opus 2).

Pianokwartet in Es-majeur, Op. 16: Dit is Beethovens eigen bewerking van zijn kwintet voor piano en blasinstrumenten . Het is een charmant, briljant werk dat nog steeds sterk beïnvloed is door de Weense klassieke muziek.

3. Het pianokwintet (piano en blaas- / strijkinstrumenten)

echt ” pianokwintet ” voor piano en strijkkwartet nagelaten (zoals we dat kennen van Schumann of Brahms). Zijn belangrijkste werk voor dit ensemble is een hybride:

Kwintet voor piano en blazers in Es-majeur, Op. 16: Geschreven voor piano , hobo, klarinet, hoorn en fagot. Beethoven volgde in dit werk nauwgezet Mozarts beroemde Kwintet KV 452. Het is een uitstekend voorbeeld van zijn vroege , elegante Weense stijl.

Er bestaat een versie voor pianotrio (Op. 63) , maar in de kamermuziekwereld is Beethoven beter bekend om zijn pure strijkkwintetten (zonder piano).

Samenvattend: Als u op zoek bent naar de krachtige, volwassen kant van Beethoven, zijn het ” Spooktrio” en het ” Aartshertogtrio” onmisbaar. Als u op zoek bent naar de jeugdige, speelse Beethoven, zijn de pianokwartetten WoO 36 of het kwintet opus 16 prachtige keuzes.

Strijkkwartet(en)/sextet(en)/octet(en)

In de pure strijkerskamermuziek (zonder piano) is Beethoven de onbetwiste meester van het strijkkwartet. Hij schreef in totaal 16 kwartetten, die worden beschouwd als de Mount Everest van de kamermuziek. Hoewel hij minder vaak componeerde voor grotere ensembles zoals het sextet of octet, liet hij in zijn vroege en middenperiode charmante en welluidende werken na .

Hieronder vindt u de meest opmerkelijke werken:

1. De 16 strijkkwartetten (2 violen, altviool, cello)

Deze werken worden traditioneel onderverdeeld in drie perioden, die Beethovens gehele artistieke ontwikkeling vertegenwoordigen :

De vroege kwartetten (opus 18, nrs. 1-6 ) : Deze zes werken vertegenwoordigen zijn eerste grote kennismaking met de erfenis van Haydn en Mozart. Kwartet nr. 4 in c mineur valt in het bijzonder op door zijn typische ” Beethovense dramatiek “.

De middelste kwartetten (de “Rasumovsky ” -kwartetten, opus 59, nrs. 1-3 ): Deze zijn aanzienlijk langer en complexer. Beethoven verwerkte hier Russische volksmelodieën als eerbetoon aan zijn beschermheer , de Russische ambassadeur. Opus 59 nr. 1 is revolutionair vanwege de bijna symfonische omvang.

De late kwartetten (op. 127, 130, 131, 132, 133, 135): Geschreven in volledige doofheid, zijn ze het meest radicale werk dat Beethoven ooit componeerde.

Opus 131 in cis-mineur: Beethoven zelf beschouwde het als zijn beste kwartet. Het bestaat uit zeven delen die naadloos in elkaar overvloeien .

Opus 132 in A mineur: Bekend om het langzame deel ” Heilig danklied van een herstellende aan de Godheid ” , dat hij schreef na een ernstige ziekte.

De Grosse Fuge (Op. 133): Oorspronkelijk het slotdeel van Op. 130. Een extreem dissonant, ritmisch en complex stuk dat musici tot op de dag van vandaag tot het uiterste drijft.

2. Werken voor strijksextet (2 violen, 2 altviolen, 2 cello’s)

Beethoven schreef geen sextetten in de tegenwoordig gangbare bezetting met alleen strijkinstrumenten (zoals Brahms of Tsjaikovski later wel deden ) . Hij gebruikte het sextet echter wel in combinatie met blazers of als een arrangement:

Sextet in Es-majeur, Op. 81b: Geschreven voor twee hoorns en strijkkwartet. Het is een schitterend werk waarin de hoorns vaak als solo-instrumenten fungeren, terwijl de strijkers een dicht netwerk vormen.

Sextet in Es-majeur, Op. 71: Oorspronkelijk geschreven voor zes blaasinstrumenten (klarinetten, hoorns , fagotten), bestaan er ook hedendaagse strijkersversies die af en toe in de concertzaal te horen zijn .

3. Werken voor strijkachtet (4 violen, 2 altviolen, 2 cello’s)

Beethoven heeft geen puur strijkachtet in de stijl van Mendelssohn nagelaten. Zijn belangrijkste werk voor acht instrumenten is een gemengd ensemble:

– majeur, Op. 103: Geschreven voor blasinstrumenten (2 hobo ‘s , klarinetten, hoorns en fagotten ) . Later bewerkte hij dit materiaal echter tot zijn Strijkkwintet Op. 4.

Septet in Es-majeur, Op. 20 (voor 7 instrumenten): Hoewel het één instrument minder bevat dan een octet, is het zijn belangrijkste kamermuziekwerk voor een groter ensemble. Hij combineerde een klarinet, een hoorn en een fagot met viool, altviool, cello en contrabas. Het was zo populair tijdens zijn leven dat Beethoven later bijna jaloers was op het succes van dit vroege werk .

Samenvatting van de mijlpalen

Als je de essentie van Beethovens kamermuziek voor strijkers wilt ontdekken, begin dan met deze drie werken:

Strijkkwartet Op. 18 Nr. 4 (De gepassioneerde jonge Beethoven).

Strijkkwartet Op. 59 Nr. 1 (De symfonische, moedige Beethoven).

Strijkkwartet Op. 131 of Op. 132 (De spirituele, visionaire Beethoven ).

Belangrijke orkestwerken

Beethovens orkestwerken vormen de basis van het moderne concertleven. Hij verhief de genres van de symfonie en het instrumentale concert van hofelijke elegantie naar een tijdperk van monumentale, zeer emotionele en filosofische expressiviteit.

Hieronder vindt u de belangrijkste werken voor orkest :

1. De 9 symfonieën

Beethovens symfonieën vormen zijn belangrijkste nalatenschap . Elk ervan heeft een volstrekt eigen karakter:

Symfonie nr. 3 in Es-majeur ( “Eroica ” ): een keerpunt in de muziekgeschiedenis. Oorspronkelijk opgedragen aan Napoleon, verbrak de lengte en dramatische kracht ervan alle voorgaande grenzen.

Symfonie nr. 5 in c mineur ( ” Laatsymfonie ” ): beroemd om het viertonige motief aan het begin. Het beschrijft de weg van duisternis naar licht (per aspera ad astra).

Symfonie nr. 6 in f majeur ( “ Pastorale ” ): Een voorloper van de programmamuziek. Hier zet Beethoven natuurlijke ervaringen zoals het ruisen van een beekje, een onweersbui en het gezang van herders op muziek.

Symfonie nr. 7 in A majeur: door Richard Wagner beschreven als de ” apotheose van de dans”. Het stuk betovert met zijn opwindende ritmische energie, vooral in het beroemde tweede deel (Allegretto).

Symfonie nr. 9 in D mineur: Zijn monumentale late werk . Het was de eerste symfonie waarin een koor en solisten in de finale ( ” Ode aan de vreugde ” ) werden gebruikt. Tegenwoordig is het het officiële volkslied van de Europese Unie .

2. De instrumentale concerten

In zijn concerten voor solo -instrument en orkest creëerde Beethoven een dialoog op gelijkwaardige voet tussen het individu (de solist) en de gemeenschap (het orkest).

Pianoconcert nr. 5 in Es-majeur ( “ Keizer ” ): Het meest majestueuze van zijn vijf pianoconcerten . Het is vol schittering, heroïsche energie en een destijds geheel nieuwe klankrijkdom .

Vioolconcert in D majeur, Op. 61: Het wordt beschouwd als het ” koningsconcert ” voor violisten. Het betovert met zijn lyrische schoonheid en begint ongebruikelijk met vier zachte paukenslagen .

Triple Concerto in C majeur: Een zeldzaam experiment met de combinatie van piano, viool en cello met orkest.

3. De overheaddeuren

Deze orkestwerken in één volume werden vaak geschreven als inleiding op toneelstukken of opera ‘s , maar tegenwoordig gelden ze als zelfstandige concertstukken .

De ouverture van Egmont : een indrukwekkend werk over vrijheid en verzet, gebaseerd op Goethes tragedie met dezelfde naam.

De ouverture van Coriolan : een duister, zeer geconcentreerd portret van een tragische held.

De derde ouverture van Leonore : Eigenlijk een inleiding op zijn opera Fidelio, die zo symfonisch en krachtig is dat ze bijna een voorbode is van de plot van de daaropvolgende opera.

4. Andere orkestwerken

Wellingtons overwinning (De Slag bij Vittoria): Een gelegenheidswerk dat Beethovens grootste commerciële succes tijdens zijn leven betekende. Het maakt gebruik van imitatiekanonvuur en was bedoeld als spektakel voor het Weense publiek.

Missa solemnis: Hoewel het een werk is met koor en solisten, speelt het orkest zo’n cruciale, symfonische rol dat het vaak wordt beschouwd als een van zijn belangrijkste orkestrale prestaties .

Andere belangrijke werken

Naast zijn beroemde pianosonates , kamermuziek en symfonieën, heeft Beethoven mijlpalen bereikt op het gebied van muziektheater, geestelijke muziek en concertante solowerken, die vaak een diepgaande filosofische of politieke boodschap uitdragen.

Een centraal werk in zijn oeuvre is zijn enige opera, Fidelio. Het is een hartstochtelijk pleidooi voor vrijheid , rechtvaardigheid en huwelijksliefde. In het verhaal van Leonore, die zich als man vermomt om haar onschuldig gevangengenomen echtgenoot Florestan uit de kerkers van een tiran te bevrijden, weerspiegelt Beethovens levenslange geloof in de idealen van de Verlichting . Vooral het ” Gevangenenkoor” is een universeel symbool geworden van het verlangen naar vrijheid.

Op het gebied van de geestelijke muziek creëerde hij met de Missa solemnis een werk van gigantische proporties. Beethoven zelf beschouwde het als zijn grootste en meest succesvolle werk. Het is veel meer dan een traditionele mis voor de eredienst ; het is een zeer emotionele, uiterst veeleisende bekentenis van een worstelend mens aan God, waarin de muziek in het “Agnus Dei ” zelfs de gruwelen van de oorlog aansnijdt om te pleiten voor innerlijke en uiterlijke vrede. Een ander belangrijk geestelijk werk uit een eerdere periode is het oratorium Christus am Ölberge (Christus op de Olijfberg ), waarin hij de menselijke kant van Jezus’ lijden benadrukt.

Zijn bijdragen aan het muziektheater reiken verder dan opera. Bijzonder opmerkelijk is zijn complete toneelmuziek bij Goethes Egmont. Hoewel tegenwoordig meestal alleen de ouverture in concertzalen wordt uitgevoerd, bevat het complete werk liederen en muziek tussenspelen die op indrukwekkende wijze de strijd van de Nederlandse held tegen de Spaanse onderdrukking benadrukken . Even belangrijk , hoewel minder vaak uitgevoerd , is de balletmuziek De Schepsels van Prometheus, waarvan het hoofdthema zo belangrijk was voor Beethoven dat hij het later gebruikte als basis voor de finale van zijn “Eroica ” -symfonie.

De Koorfantasie is uniek in zijn instrumentatie. Het is een hybride meesterwerk voor piano , koor en orkest. Het kan worden beschouwd als een directe voorloper van de Negende Symfonie, omdat het de weg beschrijft van instrumentale virtuositeit ( piano) naar de eenwording van de mensheid in zang, en in zijn lofzang op de kunst al anticipeert op de structuur van de latere ” Ode aan de Vreugde”.

Tot slot mogen de soloconcerten niet ontbreken; deze zijn weliswaar voor orkest geschreven, maar het zijn geen symfonieën. Het Vioolconcert in D majeur wordt beschouwd als een van de meest lyrische en volmaakte werken voor dit instrument. Even belangrijk zijn zijn vijf pianoconcerten , met name het Vijfde Pianoconcert (Keizer), dat betovert met zijn majestueuze schittering , en het zeer gevoelige Vierde Pianoconcert, dat, heel atypisch , begint met een ingetogen pianosolo. Een merkwaardig maar opmerkelijk werk is het Triple Concerto, waarin viool, cello en piano samen als sologroep de strijd aangaan met het orkest.

Anekdotes en interessante feiten

Beethoven was een van de meest excentrieke en fascinerende persoonlijkheden uit de geschiedenis. Zijn karakter was een mengeling van een norse buitenkant, diepe humor en onwankelbare trots.

Hieronder volgen enkele van de meest opmerkelijke anekdotes en feiten:

1. Het “ koffieritueel ”

Beethoven was een man met extreme gewoonten, vooral als het om zijn koffie ging. Hij was ervan overtuigd dat een perfecte kop koffie precies 60 koffiebonen moest bevatten . Volgens bronnen uit die tijd telde hij de bonen vaak zelf om er zeker van te zijn dat de dosering klopte .

2. Het incident met Napoleon en de “Eroica ”

Beethoven bewonderde Napoleon Bonaparte aanvankelijk als symbool van vrijheid. Hij droeg zijn Derde Symfonie aan hem op en schreef trots de naam ” Buonaparte ” op de titelpagina. Toen hij echter vernam dat Napoleon zichzelf tot keizer had gekroond , raakte Beethoven buiten zinnen. Hij riep uit: ” Is hij dan niets meer dan een gewone man! Nu zal hij alle mensenrechten met voeten treden!” Hij gumde de naam zo gewelddadig uit dat hij een gat in het papier scheurde. Vanaf dat moment noemde hij het werk de “Eroica ” (de Heroïsche).

3. Beethoven en de adel: “ Er zijn duizenden prinsen ”

Beethoven was de eerste componist die weigerde zich aan de adel te onderwerpen. Toen zijn beschermheer , prins Lichnowsky , hem probeerde over te halen om voor Franse officieren te spelen , weigerde Beethoven resoluut. Hij liet de prins een boodschap achter:

“ Prinsen, wat jullie zijn, is door toeval en afkomst; wat ik ben, ben ik door mezelf; er zijn duizenden prinsen geweest en zullen er duizenden zijn ; er is maar één Beethoven. ”

4. De chaos in zijn appartement

Beethoven leefde in een ongelooflijke chaos. Tijdens zijn 35 jaar in Wenen verhuisde hij meer dan 60 keer. Bezoekers vertelden dat ze oude etensresten op de piano aantroffen, stapels bladmuziek onder het bed en een vaak met urine gevulde po midden in de kamer. Toch ontstonden te midden van deze chaos zijn meest briljante en gestructureerde werken.

5. Doofheid en de piano

kunnen componeren , gebruikte Beethoven fysieke hulpmiddelen. Hij zaagde de poten van zijn piano af , zodat het instrument direct op de vloer stond. Hierdoor kon hij de trillingen van de noten beter via de vloer voelen . In zijn latere jaren beet hij vaak op een houten stokje dat hij tegen de piano hield om het geluid via zijn kaakbeen rechtstreeks naar zijn binnenoor te geleiden (beengeleiding).

6. Het “ Heiligenstadt -testament ”

In 1802, toen hij besefte dat zijn doofheid ongeneeslijk was, schreef hij een zeer ontroerende brief aan zijn broers . Daarin bekende hij dat hij op het punt had gestaan zelfmoord te plegen, maar ervoor had gekozen te blijven leven omdat hij naar zijn gevoel nog niet al zijn kunst had gecreëerd . Dit document onthult de heroïsche strijd van een man die zijn lot overwon ter wille van zijn kunst.

7. Het slotapplaus

Bij de première van zijn Negende Symfonie in 1824 was Beethoven al volledig doof. Hij stond met zijn rug naar het publiek en dirigeerde in gedachten. Toen het stuk afgelopen was , barstte de zaal in gejuich uit, maar Beethoven hoorde niets en bladerde verder door zijn partituur. De altzangeres Caroline Unger kwam uiteindelijk naar hem toe, pakte hem bij de schouders en draaide hem om zodat hij het publiek aankeek. Pas toen hij de zwaaiende hoeden en klappende handen zag, maakte hij een diepe buiging.

(Dit artikel is geschreven met de hulp van Gemini, een groot taalmodel (LLM) van Google. Het dient uitsluitend als referentiedocument om muziek te ontdekken die u nog niet kent. De inhoud van dit artikel wordt niet gegarandeerd als volledig accuraat. Controleer de informatie a.u.b. bij betrouwbare bronnen.)

Best Classical Recordings
on YouTube

Best Classical Recordings
on Spotify

Johann Sebastian Bach: Notatki o jej życiu i twórczości

Przegląd

Johann Sebastian Bach (1685–1750 ) jest uważany za jednego z najważniejszych kompozytorów w historii muzyki. Jego twórczość reprezentuje szczytowe osiągnięcie epoki baroku i wywarła wpływ na zachodnią tradycję muzyczną jak prawie żadna inna.

Oto zwięzły przegląd jego życia, twórczości i znaczenia:

1. Życie i etapy

Bach pochodził z licznej, wielopokoleniowej rodziny muzyków z Turyngii . Przez całe życie był „rzemieślnikiem” muzyki i piastował różne stanowiska :

Wczesne lata: Urodził się w Eisenach, wcześnie został sierotą i kształcił się u swojego brata w Ohrdruf.

Arnstadt i Mühlhausen (1703–1708 ) : Pierwsze nominacje na organistę. Tu zyskał renomę wirtuoza-instrumentalisty.

Weimar (1708 – 1717): Jako organista dworski i koncertmistrz napisał wiele swoich słynnych utworów organowych .

Köthen (1717 – 1723): Jako kapelmistrz na dworze księcia Leopolda , skupił się na muzyce instrumentalnej (np. Koncertach brandenburskich), ponieważ dwór został zreformowany i nie wymagał już wystawnej muzyki kościelnej.

Lipsk (1723–1750 ) : Jako kantor Thomasa odpowiadał za muzykę w głównych kościołach miasta. W tym czasie powstały jego monumentalne dzieła religijne .

2. Dzieło muzyczne

Twórczość Bacha obejmuje niemal wszystkie gatunki jego czasów – z jednym znaczącym wyjątkiem: operą. Jego muzykę charakteryzuje niezwykła precyzja matematyczna ( kontrapunkt) połączona z głęboką emocjonalnością .

Pasja według św. Mateusza , Pasja według św. Jana, Oratorium na Boże Narodzenie i Msza h-moll.

Muzyka klawiszowa: Dobrze temperowany klawesyn (kamień milowy w teorii muzyki), Wariacje Goldbergowskie i słynne Toccata i fuga d-moll.

Muzyka orkiestrowa: Sześć koncertów brandenburskich i Suity orkiestrowe (w tym słynna „ Aria”).

3. Znaczenie i reperkusje

Za życia Bacha ceniono przede wszystkim jako utalentowanego wirtuoza gry na organach ; jego kompozycje wielu współczesnych uważało za zbyt skomplikowane i „uczone”.

Ponowne odkrycie: Dopiero w XIX wieku, głównie za sprawą Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego ( wykonanie Pasji według św. Mateusza w 1829 r.), rozpoczął się światowy „renesans Bacha”.

Wpływ: Kompozytorzy tacy jak Mozart i Beethoven studiowali jego dzieła dogłębnie. Beethoven z szacunkiem nazywał go : „Powinien nazywać się nie Bach, lecz Meer ”.

Innowacja: Doprowadził fugę i kontrapunkt do perfekcji. Jego muzyka jest uważana za uniwersalną – jest dziś adaptowana w jazzie, popie, a nawet muzyce elektronicznej.

Mała uwaga

Bach był dwukrotnie żonaty (z Marią Barbarą i Anną Magdaleną) i miał łącznie 20 dzieci, z których tylko dziesięcioro dożyło wieku dorosłego. Kilku jego synów ( takich jak Carl Philipp Emanuel i Johann Christian) zostało sławnymi kompozytorami .

Historia

Historia Jana Sebastiana Bacha to opowieść o człowieku, który pojmował muzykę nie tylko jako sztukę, ale jako boskie rzemiosło . Jego życie charakteryzowała głęboka wiara, niemal niewyobrażalna etyka pracy i nieustanna walka z władzami świeckimi .

Wczesne lata nauki i straty

Wszystko zaczęło się w Eisenach w Turyngii , gdzie w 1685 roku urodził się Jan Sebastian w dynastii muzyków miejskich i dworskich. Muzyka była dla jego rodziny tak naturalna, jak chleb powszedni . Jednak sielankowe życie nie trwało długo: w wieku zaledwie dziesięciu lat został sierotą. Przeniósł się do Ohrdruf, aby zamieszkać ze starszym bratem, który nauczył go gry na fortepianie. Mówi się, że młody Jan Sebastian potajemnie kopiował nuty w nocy przy świetle księżyca, czego brat mu wręcz zabraniał – był to wczesny znak jego nienasyconego pragnienia wiedzy .

Poszukiwanie geniusza

Jako młody człowiek Bach przeprowadził się na północ, do Lüneburga , gdzie pracował jako chórzysta i wykorzystał okazję, by spotkać wielkich północnoniemieckich mistrzów organowych, takich jak Buxtehude. Podobno pokonał pieszo setki kilometrów, by wrócić do domu Buxtehudego, tylko po to, by go posłuchać . Jego pierwsza posada organisty w Arnstadt nie obyła się jednak bez wyzwań: był uparty, przytłaczał zgromadzonych swoimi „ obcymi dźwiękami ” , a nawet wdał się w bójkę z nieutalentowanym fagocistą.

Lata wspinaczki i ciężkie ciosy

Droga Bacha zaprowadziła go przez Mühlhausen do Weimaru, gdzie odniósł pierwsze znaczące sukcesy jako nadworny organista i koncertmistrz. Tu zaczął łączyć matematyczny rygor muzyki niemieckiej z włoską lekkością (na przykład Vivaldiego) .

Ale Bach nie był zwykłym pracownikiem. Kiedy w Weimarze chciał zrezygnować , aby objąć lepsze stanowisko w Köthen , książę natychmiast skazał go na cztery tygodnie więzienia za „ upór ” . W Köthen w końcu przeżył złoty wiek pod rządami księcia kochającego muzykę . To właśnie tam skomponował Koncerty brandenburskie. Los jednak znów go pokrzyżował: po powrocie z podróży zastał swoją żonę, Marię Barbarę, martwą i już pochowaną. W tej ciemności znalazł ukojenie w muzyce i później poślubił śpiewaczkę Annę Magdalenę, która stała się nie tylko jego partnerką , ale także ważnym wsparciem artystycznym .

Thomaskantor w Lipsku

ostatnią i najdłuższą fazę swojego życia w Lipsku. Od 1723 roku był kantorem Thomasa – stanowisko, które często go frustrowało, ponieważ musiał nieustannie kłócić się z radą miejską o fundusze i jakość śpiewaków . Niemniej jednak był to czas jego monumentalnych dzieł : tydzień po tygodniu komponował nową kantatę, stworzył monumentalną Pasję według św. Mateusza i Mszę h-moll.

W późniejszych latach Bach coraz bardziej wycofywał się w abstrakcyjny świat muzyki . Eksperymentował ze skomplikowanymi fugami i kontrapunktem, które przypominały niemal matematyczne zagadki . Kiedy zmarł niemal oślepiony w 1750 roku po nieudanej operacji oka , jego styl był już przez wielu uważany za przestarzały i nadmiernie skomplikowany. Został pochowany w prostym grobie, o którym dawno zapomniano.

Dopiero po prawie 80 latach świat miał okazję dowiedzieć się, że ten kantor z Turyngii nie był po prostu lokalnym muzykiem kościelnym, ale architektem dźwięków, którego twórczość do dziś uważana jest za fundament muzyki zachodniej.

Historia chronologiczna

Dzieciństwo i wczesna edukacja (1685–1703 )

Historia rozpoczyna się w Eisenach w 1685 roku. Po przedwczesnej śmierci rodziców, dziesięcioletni Johann Sebastian przeprowadził się w 1695 roku do Ohrdruf, aby zamieszkać ze starszym bratem, który nauczył go gry na fortepianie. W wieku 15 lat wyruszył na północ: w latach 1700–1702 uczęszczał do Michaelisschule w Lüneburgu , gdzie śpiewał w chórze i zapoznał się z północnoniemiecką muzyką organową.

Pierwsze nominacje: Arnstadt i Mühlhausen (1703–1708 )

Po krótkim pobycie w Weimarze, w 1703 roku objął swoją pierwszą znaczącą posadę organisty w Arnstadt. Okres ten stał się sławny dzięki jego pieszej wycieczce do Lubeki , aby odwiedzić Buxtehude w 1705 roku. Wkrótce potem , w 1707 roku, przeprowadził się do Mühlhausen i w tym samym roku poślubił swoją kuzynkę Marię Barbarę. Wkrótce jednak zaczął poszukiwać większych możliwości artystycznych .

Lata weimarskie (1708–1717 )

W Weimarze Bach pełnił funkcję nadwornego organisty przez prawie dekadę, a później koncertmistrza . Tam doskonalił grę na organach i zaczął regularnie komponować kantaty. Koniec tej epoki był dramatyczny: w 1717 roku spędził kilka tygodni w areszcie domowym, próbując wymusić wyjazd, zanim w końcu mu na to pozwolono.

Rozkwit muzyki instrumentalnej w Köthen ( 1717–1723 )

W Köthen Bach znalazł idealne warunki jako kapelmistrz na dworze księcia Leopolda, mimo braku organów kościelnych. Dlatego komponował tam głównie arcydzieła świeckie, takie jak Koncerty brandenburskie (1721). W życiu prywatnym okres ten charakteryzował się skrajnościami : po nagłej śmierci żony Marii Barbary (1720) rok później poślubił śpiewaczkę Annę Magdalenę .

Wielki finał: Kantorat Thomasa w Lipsku (1723–1750 )

Od 1723 roku życie Bacha w Lipsku wkroczyło w swój ostatni rozdział. Jako kantor Thomasa, odpowiadał za muzykę kościołów miasta i z bezprecedensowym zaangażowaniem stworzył obszerne cykle kantat kościelnych, a także monumentalną Pasję według św. Mateusza (1727). W latach 30. XVIII wieku objął również kierownictwo Collegium Musicum i intensywniej skupił się na muzyce instrumentalnej.

W ostatnich latach życia, od około 1740 roku, Bach wycofał się w świat nauki muzycznej i pracował nad dziełami takimi jak Sztuka fugi. Po nieudanej operacji oka zmarł 28 lipca 1750 roku w Lipsku.

Styl(e), ruch ( y) i okres(y) muzyczny(e)

Jan Sebastian Bach jest centralną postacią późnego baroku . Jego styl to wyjątkowa synteza, którą najlepiej opisać jako połączenie najwyższego poziomu matematycznego z najgłębszymi ludzkimi emocjami .

Oto klasyfikacja jego muzyki w odniesieniu do ducha epoki, innowacji i tradycji:

Epoka i styl

Bach żył i tworzył w okresie baroku (ok. 1600–1750 ) , a dokładniej w okresie dojrzałego i późnego baroku . Jego twórczość uważana jest dziś za absolutne szczytowe osiągnięcie tej epoki.

Kontrapunkt: Jego najważniejszym środkiem stylistycznym była polifonia, czyli równość kilku niezależnych głosów melodycznych . Nikt nie opanował sztuki fugi i nie „ nauczył się” kontrapunktu tak jak on.

Doktryna afektów: Zgodnie z typowym dla epoki baroku, celem muzyki było wywołanie u słuchacza określonych stanów emocjonalnych ( afektów ) . Bach używał w tym celu precyzyjnego języka symbolicznego (np. linii zstępujących i wznoszących oznaczających żałobę ).

Fuzja narodów: połączył niemiecką tradycję polifoniczną z włoską lekkością (Vivaldi) i francuską ornamentyką .

Czy jego muzyka była stara czy nowa?

Odpowiedź jest paradoksalna: była obydwoma tymi rzeczami jednocześnie.

Tradycyjny i „ staromodny ” : Pod koniec życia (około 1740/50) muzykę Bacha wielu współczesnych uważało za przestarzałą. Nowy duch Oświecenia wymagał „ stylu galant” – muzyka powinna być prosta, przyjemna i łatwa do zrozumienia . Bach pozostał jednak wierny ścisłej, złożonej polifonii. Krytycy, tacy jak Johann Adolph Scheibe, zarzucali mu, że jego muzyka jest zbyt „ bombowa ” i nienaturalna ze względu na jej ogromną złożoność .

Nowatorski i radykalny: Choć formalnie trzymał się starych struktur, był buntownikiem w swoim podejściu. Jego harmonia (sposób łączenia akordów) znacznie wyprzedzała swoje czasy. Używał chromatyki i dysonansu w sposób, który został w pełni zrozumiany dopiero w XIX wieku. Jego dzieło, „Dawnie temperowany klawesyn”, było rewolucją techniczną, ponieważ dowodziło, że można grać równie dobrze we wszystkich tonacjach – co stanowi kamień węgielny współczesnej muzyki zachodniej.

Wnioski: Umiarkowane czy radykalne?

Bach nie był „ niszczycielem ” starych form (jak być może później Schönberg ) , lecz perfekcjonistą. Wziął wszystko, co istniało przed nim, i doprowadził to do absolutnego szczytu doskonałości.

Jego radykalizm nie polegał na zerwaniu z tradycją, lecz na głębi jego twórczości. Podczas gdy inni kompozytorzy szlifowali powierzchowność, Bach zagłębiał się tak głęboko w prawa harmonii, że jego muzyka do dziś brzmi nowocześnie i „świeżo” , podczas gdy wielu jego ówczesnych „ bardziej współczesnych ” rówieśników dawno popadło w zapomnienie.

Gatunki muzyczne

Johann Sebastian Bach był prawdziwie uniwersalnym artystą swoich czasów. Opanował niemal każdy gatunek muzyczny tamtych czasów z perfekcją, którą często uważa się za koniec i szczyt epoki muzycznej . Świadomie unikał opery – świadomie, ponieważ jako muzyk kościelny i kapelmistrz dworski skupiał się na innych dziedzinach.

Jego twórczość można podzielić na trzy główne obszary:

1. Muzyka wokalna sakralna

Jako kantor Thomasa w Lipsku, było to dla niego chlebem powszednim . Bach tworzył muzykę do nabożeństw , która miała uczynić wiarę namacalnym doświadczeniem poprzez dźwięk.

Kantaty: Z ponad 200 zachowanymi utworami stanowią trzon jego twórczości. Często pisał je co tydzień na niedzielne nabożeństwa.

Pasje i oratoria: Monumentalne dzieła, takie jak Pasja według św. Mateusza czy Oratorium na Boże Narodzenie, które opowiadają historie biblijne w sposób dramatyczny i emocjonalny .

Msze i motety: Jego Mszę h-moll uważa się za jedno z najważniejszych dzieł sakralnych ludzkości. Oprawił w niej surowe teksty łacińskie muzyką z barokowym przepychem.

2. Muzyka instrumentalna i orkiestrowa

Podczas lat spędzonych na dworze ( zwłaszcza w Köthen ) Bach skupiał się na muzyce przeznaczonej na zespoły i instrumenty solowe.

Koncerty: Rozwinął on Concerto Grosso, w którym grupa solistów rywalizuje z orkiestrą (np. Koncerty Brandenburskie). Jest również uważany za twórcę współczesnego koncertu fortepianowego .

Suity i partyty: Gatunki te opierają się na stylizowanych rytmach tanecznych (takich jak allemande, courante czy gigue). Bach pisał je na orkiestrę , ale także na instrumenty solowe , takie jak wiolonczela czy skrzypce.

Muzyka kameralna: Sonaty na różne instrumenty, często z towarzyszeniem klawesynu lub basso continuo.

3. Muzyka na instrumenty klawiszowe

Bacha uważano za najlepszego organistę swoich czasów. Jego muzyka klawiszowa służyła zarówno edukacji pedagogicznej , jak i artystycznej ekspresji .

Muzyka organowa: preludia , fugi, toccaty i preludia chorałowe. W tym miejscu jego mistrzostwo w grze „królową instrumentów ” jest ewidentne.

Muzyka fortepianowa: Dzieła takie jak „Dawno temperowany klawesyn” czy „Wariacje Goldbergowskie” to kamienie milowe w historii muzyki. Obejmują one całe spektrum, od ćwiczeń technicznych po wysoce złożoną , niemal matematyczną sztukę.

Późne dzieła „Uczonych”

Pod koniec życia Bach zwrócił się ku gatunkom, które można by niemal określić mianem „czystej muzykologii” . W „Sztuce fugi” i „Ofiarze muzycznym” zgłębiał granice polifonii i kontrapunktu, nie ograniczając się do konkretnego instrumentu.

Charakterystyka muzyki

Muzykę Johanna Sebastiana Bacha cechuje złożoność i techniczna perfekcja, które wyróżniają ją spośród niemal wszystkich dzieł w historii muzyki. Słuchając jego dzieł , można dostrzec architekturę dźwięku, która jest jednocześnie rygorystycznie logiczna i głęboko duchowa.

Oto najważniejsze cechy definiujące jego styl:

1. Sztuka polifonii i kontrapunktu

Najbardziej charakterystyczną cechą Bacha jest polifonia. W przeciwieństwie do homofonii (gdzie melodii towarzyszą akordy), u Bacha wszystkie głosy – sopran, alt, tenor czy bas – są absolutnie równe.

Kontrapunkt: Bach był niekwestionowanym mistrzem łączenia różnych melodii w taki sposób, że miały sens niezależnie od siebie, ale razem tworzyły harmonijną całość .

Fuga: W tej formie mistrzostwo Bacha osiągnęło szczyt . Temat jest niesiony przez wszystkie głosy , wędrując, odbijając się lub rozciągając, podczas gdy pozostałe głosy kunsztownie go upiększają.

2. Gęstość harmoniczna i chromatyczność

Mimo że Bach był mocno zakorzeniony w muzyce barokowej, jego harmonia wykraczała daleko poza to, co było powszechne w tamtych czasach.

Często stosował chromatykę (użycie półtonów poza skalą podstawową) w celu wytworzenia napięcia i tarcia.

W jego muzyce często pojawiają się zaskakujące zmiany akordów i dysonanse, które ujawniają pełnię swojego emocjonalnego oddziaływania dopiero w momencie ich rozwiązania . To nadaje jego muzyce nowoczesność , która znacząco wpłynęła na późniejszych kompozytorów, takich jak Chopin i Wagner.

3. Precyzja matematyczna i symbolika

Muzykę Bacha często porównuje się do matematyki. Uwielbiał symetrie, gry liczbowe i symbole.

Symbolika liczb: Bach często włączał do swojej muzyki relacje liczbowe o znaczeniu religijnym (np. liczba 3 oznaczająca Trójcę Świętą ).

Retoryka muzyczna: Używał „ figur ” do interpretacji tekstów. Symbol krzyża w zapisie muzycznym symbolizował cierpienie Chrystusa, a opadająca linia – śmierć lub pochówek.

Architektura: Jego dzieła budowane są niczym katedry – każdy szczegół jest precyzyjnie zaplanowany , by wspierać całość.

4. Żywotność rytmiczna ( napęd )​

Pomimo intelektualnego ciężaru wielu dzieł Bacha, jego muzyka posiada ogromną energię rytmiczną.

Wiele z jego utworów bazuje na rytmach tańców barokowych (jak giga czy sarabanda).

Ciągły, pulsujący rytm (często określany jako „ motoryczny”) przewija się przez wszystkie jego utwory instrumentalne, nadając im niepowstrzymany pęd do przodu.

5. Łączenie technologii i emocji

Powszechnym błędnym przekonaniem jest, że muzyka Bacha to „ sucha matematyka ” . Jej prawdziwy sekret tkwi w tym, że surowe zasady kontrapunktu nigdy nie stają się celem samym w sobie.

Technika zawsze służy afektowi (wyrażeniu uczucia ) . Czy to radosna radość w Magnificat, czy głęboka rozpacz w Pasji według św. Mateusza – matematyczny porządek nadaje emocjom ramy, które czynią je jeszcze potężniejszymi.

Charakterystyka podsumowująca: Jedność przeciwieństw
Muzyka Bacha łączy w sobie to, co pozornie sprzeczne : jest niezwykle złożona , a zarazem chwytliwa , starannie skonstruowana, a zarazem pełna wyobraźni, głęboko religijna, a zarazem uniwersalnie ludzka.

Efekty i wpływy

Wpływ Johanna Sebastiana Bacha na historię muzyki jest tak fundamentalny, że często nazywa się go „ojcem założycielem ” lub „ fundamentem ” muzyki zachodniej. Chociaż za życia uważano go raczej za lokalnego wirtuoza organów niż za przełomowego kompozytora, jego dziedzictwo głęboko ukształtowało kolejne stulecia.

1. Wpływ na klasycyzm i romantyzm

Po śmierci Bacha w 1750 roku jego twórczość początkowo zeszła na dalszy plan, jednak dla wielkich mistrzów następnego okresu pozostała najważniejszym źródłem wiedzy:

kontrapunkt Bacha. Beethoven z szacunkiem nazywał go „ ojcem harmonii” i mawiał: „ Nie powinno się go nazywać Bachem, lecz Meer ” ( Oceanem ) ze względu na jego niewyczerpane bogactwo.

Renesans Bacha: W 1829 roku Felix Mendelssohn Bartholdy wykonał w Berlinie Pasję według św. Mateusza po raz pierwszy od śmierci Bacha. Wydarzenie to wywołało światowy entuzjazm i ostatecznie ocaliło muzykę Bacha przed zapomnieniem.

Brahms i Wagner: Dla Brahmsa Bach był codziennym intelektualnym pokarmem; powiedział: „ Studiuj Bacha! Tam znajdziesz wszystko ” .

2. Podstawy teorii muzyki

Bach ujednolicił „ język” muzyki. Jego dzieło „Dawnie temperowany klawesyn” dowiodło, że na instrumentach klawiszowych można grać we wszystkich 24 tonacjach, jeśli są odpowiednio nastrojone. Stanowi to fundament niemal całej muzyki zachodniej – od muzyki klasycznej , przez jazz, po pop. Każdy profesjonalny muzyk wciąż uczy się swojego rzemiosła, studiując fugi i chorały Bacha .

3. Wpływ na jazz, rock i pop

Muzyka Bacha, ze względu na swoją matematyczną strukturę i harmoniczną logikę, jest ponadczasowa i doskonale nadaje się do adaptacji:

Jazz: Swoboda improwizacji na stałym basie (basso continuo) jest obecna w jazzie. Muzycy tacy jak Jacques Loussier czy Keith Jarrett przenieśli Bacha bezpośrednio do kontekstu jazzowego .

Pop i rock: Wiele hitów wykorzystuje harmonie i melodie Bacha. Znanym przykładem jest utwór „ A Whiter Shade of Pale ” zespołu Procol Harum, silnie inspirowany utworem „Air ” lub Beatlesami, którzy często czerpali z bogatego wokalu Bacha .

Muzyka filmowa: Ze względu na ogromną głębię emocjonalną, jego muzykę często wykorzystuje się w filmach do podkreślania momentów egzystencjalnych (smutku, wzniosłości, szaleństwa).

4. Wpływ kulturowy i duchowy

Bacha uważa się za „ piątego ewangelistę ” . Jego umiejętność przekładania złożonych treści teologicznych na muzykę sprawiła, że jego dzieła sakralne (takie jak Pasje) są dziś cenione na całym świecie – niezależnie od wyznania – jako szczytowe osiągnięcia ludzkiej ekspresji . Jego muzykę często postrzega się jako „ kosmiczną”, dlatego jego utwory zostały wysłane w kosmos na pokładzie Złotej Płyty Voyagera, aby reprezentować ludzkość .

Wpływ Bacha był tak wielki, że historię muzyki często dzieli się na okresy „ przed Bachem” i „ po Bachu”. Nie tylko położył kres muzyce barokowej, ale także wyniósł ją na poziom doskonałości , który do dziś pozostaje nieprześcigniony.

Działalność muzyczna inna niż komponowanie

1. Słynny wirtuoz (organy i klawesyn)

Za życia Bacha uważano przede wszystkim za jednego z najlepszych organistów i klawesynistów na świecie.

Improwizacja: Jego zdolność do spontanicznego tworzenia złożonych fug na zadany temat zadziwiała jego współczesnych.

Trasy koncertowe: Często podróżował, aby inaugurować działalność organów lub brać udział w konkursach muzycznych z innymi wielkimi muzykami (słynny jest nieudany pojedynek z Francuzem Louisem Marchandem, który uciekł od gry Bacha).

i rzeczoznawca w zakresie budowy organów

Bacha można by wręcz nazwać „ inżynierem dźwięku ” XVIII wieku. Posiadał dogłębną wiedzę techniczną na temat budowy instrumentów klawiszowych.

Inspekcje organów: Miasta i kościoły regularnie zatrudniały go jako eksperta do inspekcji nowo budowanych lub remontowanych organów . Badał on układ dęty, mechanikę i dyspozycję tonalną (dobór głosów).

Innowacje: Interesował się dalszym rozwojem instrumentów. Dał impuls do udoskonalenia mechaniki wczesnego fortepianu (poprzednika fortepianu ) i był zwolennikiem strojenia o dobrym temperowaniu.

3. Nauczyciele i pedagodzy muzyki

Bach spędzał znaczną część swojego czasu na nauczaniu.

Thomasschule: W Lipsku uczył tomanera nie tylko muzyki, ale także łaciny w teorii (choć tę ostatnią naukę zazwyczaj delegował posłom za opłatą).

Prywatny uczeń : Wykształcił wielu muzyków, w tym swoich synów i znanych kompozytorów, takich jak Johann Ludwig Krebs. Jego dzieła pedagogiczne (takie jak „Inwencje”) służyły nauczaniu studentów zarówno techniki, jak i „ sztuki kompozycji”.

4. Dyrektor muzyczny i menadżer (Collegium Musicum)

Oprócz obowiązków kościelnych Bach od 1729 roku dyrygował Collegium Musicum Zimmermanna w Lipsku.

Był to zespół studencki, który co tydzień dawał koncerty w kawiarni. Bach pełnił funkcję organizatora koncertów i dyrygenta, organizując i prowadząc mieszczańską muzykę rozrywkową na najwyższym poziomie.

5. Dyrygent chóru i koordynator zespołu

Jako Thomaskantor był „Generalnym Dyrektorem Muzycznym ” miasta Lipska.

Musiał koordynować chóry czterech głównych kościołów, rekrutować muzyków, prowadzić próby i dbać o płynne funkcjonowanie chóru w każdą niedzielę i święto. Często musiał zmagać się z brakiem utalentowanych śpiewaków lub niewystarczającym finansowaniem ze strony rady miejskiej.

Streszczenie

Gdyby Bach nigdy nie napisał ani jednej nuty, i tak przeszedłby do historii jako ekspert techniczny w dziedzinie organów i wybitny wirtuoz instrumentów klawiszowych. Jego życie było nieustannym balansowaniem między kościelną ławką, warsztatem organmistrza i podium dyrygenta.

Aktywności poza muzyką

1. Głowa rodziny i „zarządca” dużego gospodarstwa domowego

Bach był ojcem łącznie 20 dzieci z dwóch małżeństw. Gospodarstwo tej wielkości wymagało ogromnych nakładów logistycznych.

Wychowanie i edukacja: Poświęcił się intensywnie edukacji swoich dzieci. Oprócz nauki muzyki , czuwał nad ich postępami w nauce i dbał o to , by synowie uczęszczali na uniwersytety .

Zakwaterowanie: W jego domu w Thomasschule w Lipsku mieszkały nie tylko jego dzieci, ale często także prywatni uczniowie , krewni i wędrowni muzycy. Bach pełnił rolę gospodarza, dbając o ich wyżywienie i zakwaterowanie .

2. Urzędnik administracyjny i wychowawca

Pełniąc funkcję Thomaskantora, Bach był pracownikiem miejskim , wykonującym wiele obowiązków biurokratycznych :

Obowiązki dydaktyczne: Musiał uczyć w Thomasschule. Początkowo był zobowiązany nawet do nauczania łaciny. Uważał to jednak za uciążliwe i często wykupywał się z tego obowiązku, przekazując część pensji osobie zastępczej.

Obowiązek nadzoru: Jako nauczyciel odpowiadał również za dyscyplinę i ogólne samopoczucie uczniów szkoły z internatem (Thomaner), co często prowadziło do sporów z dyrekcją szkoły i radą miejską .

3. Kontrowersyjny obrońca praw ( biurokracja )

Bach znany był ze swojej niezwykłej wytrwałości i czasami uporu, jeśli chodziło o jego przywileje i wynagrodzenie.

Skarżący : Poświęcił mnóstwo czasu na pisanie długich, formalnych listów ze skargami do Rady Miasta Lipska lub elektora . Dotyczyły one utraconych opłat za śluby , pogrzeby lub niskiej jakości posiłków szkolnych .

Negocjacje: Był utalentowanym negocjatorem, jeśli chodzi o zdobywanie dodatkowych źródeł dochodu lub tytułów (takich jak tytuł „Kompozytora Nadwornego” w Dreźnie), które mogłyby wzmocnić jego pozycję społeczną w Lipsku .

4. Towarzyskość i przyjemność

Mimo że Bach był człowiekiem głęboko religijnym , nie można go było uznać za ascetę.

Kultura kawiarniana: W Lipsku był stałym bywalcem kawiarni Zimmermanna. Kawa była wówczas nowym, modnym, luksusowym napojem . Jego entuzjazm dla niej był tak wielki, że zadedykował jej nawet (muzyczną) Kantatę o kawie .

Kulinarne rozkosze: Bach cenił dobre jedzenie i wino. Z jego listów i relacji wynika, że lubił zamawiać wino i prowadził towarzyskie życie z przyjaciółmi i współpracownikami.

5. Studia teologiczne

Bach był właścicielem rozległej prywatnej biblioteki, liczącej ponad 80 tomów – jak na tamte czasy była to imponująca kolekcja .

Czytanie : Większość tych książek nie była zapisem nutowym, lecz dziełami teologicznymi, komentarzami do Biblii i pismami Marcina Lutra. Studiował te teksty intensywnie, opatrywał je przypisami na marginesach i wykorzystywał jako intelektualną podstawę swojego światopoglądu.

6. Rolnictwo na małą skalę

Podobnie jak wielu mieszkańców miast jego czasów, rodzina Bacha również posiadała działkę ogrodową. Odnotowano , że dbał o plony i uprawę tych działek , aby zapewnić licznej rodzinie świeże pożywienie .

Podsumowując, Bach był człowiekiem mocno osadzonym w życiu materialnym: walczył o pieniądze, wychował gromadkę dzieci, lubił pić kawę i czytać literaturę teologiczną.

Jako gracz

Kiedy myślimy o Johannie Sebastianie Bachu jako o „ muzyku”, musimy wyobrazić sobie człowieka, którego fizyczna więź z instrumentami – zwłaszcza organami i klawesynem – wydawała się niemal nadludzka . Nie był teoretykiem, który po prostu siedział przy biurku; był praktykiem, wykonawcą i prawdziwym „ wyczynowym sportowcem” przy klawiaturze.

Oto portret Bacha jako muzyka:

1. „Zdobywca” organów

Dla Bacha organy nie były po prostu instrumentem, ale maszyną, którą kontrolował z absolutną precyzją.

Wirtuozeria stóp: Współcześni ze zdumieniem donosili, że Bach grał melodie, trzymając stopy na pedałach, z szybkością i precyzją , której inni ledwo mogliby osiągnąć palcami. Nie tylko „ chodził ” po pedałach, ale wręcz na nich tańczył.

Rejestracja dźwięku: Miał niemal instynktowne wyczucie mechaniki . Kiedy testował nowe organy, często mówił: „ Najpierw muszę sprawdzić , czy mają dobre płuca” – i wyciągał wszystkie możliwe ograniczenia (tzw. plenum), aby wycisnąć z instrumentu maksimum.

2. Magiczny improwizator

Bach jako wykonawca robił największe wrażenie, gdy grał improwizując.

Mógł usłyszeć temat, który był mu zupełnie nieznany , i natychmiast improwizować na jego podstawie skomplikowaną , czteroczęściową fugę .

Dla niego „ granie ” było grą intelektualną: rzucał sobie wyzwanie, rozwiązując matematyczne zagadki dźwiękowe w czasie rzeczywistym . Najbardziej znanym przykładem jest „Ofiara muzyczna”, oparta na spontanicznej transformacji niezwykle trudnego tematu w sześcioczęściową fugę przed Fryderykiem Wielkim.

3. Zawodnik fizyczny : siła i precyzja

Jego styl gry znacząco różnił się od sztywnej postawy panującej w jego czasach.

podwijał palce i aktywnie angażował kciuk – coś zupełnie niezwykłego w tamtych czasach . Pozwoliło mu to uzyskać płynność i tempo, które jego współczesnym wydawały się „ czarownice” .

Wytrzymałość: Nabożeństwo w Lipsku mogło trwać godzinami. Bach, jako muzyk, musiał wykazać się ogromną wytrzymałością fizyczną , aby wytrzymać potężne akordy i skomplikowane przebiegi bez zmęczenia .

4. Multiinstrumentalista

Choć znany był jako „ Król Organów ”, był również znakomitym skrzypkiem i altowiolistą.

Szczególnie lubił grać na altówce pośrodku orkiestry, ponieważ dzięki temu znajdował się „ w samym centrum harmonii” .

Jego wiedza na temat gry na instrumencie smyczkowym przekładała się bezpośrednio na grę na klawesynie: starał się sprawić, aby instrumenty klawiszowe „śpiewały ”, co w przypadku instrumentu szarpanego, jakim jest klawesyn, jest technicznie niemożliwe .

5. Zabawny konkurent

Bach zdawał sobie sprawę ze swoich zdolności i czerpał przyjemność z zabawy i rywalizacji.

Kiedy usłyszał , że w mieście jest kolejny wirtuoz, szukał porównania. Była to mieszanka sportowej ambicji i zawodowej dumy.

Jego gra była często tak skomplikowana, że krytycy określali ją jako „ zbyt pracowitą ” – co świadczy o tym, że jako muzyk nie unikał żadnych wyzwań, nawet jeśli przytłaczały one publiczność .

Muzyczna rodzina

Rodzina Bachów nie była zwyczajną rodziną; była prawdziwą muzyczną dynastią, jakiej historia świata nie widziała. Przez pokolenia nazwisko „ Bach ” było niemal synonimem słowa „ muzyk ” w Turyngii i Saksonii .

Można sobie wyobrazić ten klan jako rozległą sieć, w której kunszt muzyczny przekazywany jest niczym cenny, sekretny przepis.

1. Przodkowie: Korzenie w Lesie Turyńskim

Już na pokolenia przed Janem Sebastianem rodzina była mocno zakorzeniona w tym regionie.

Veit Bach (prapradziadek): Był piekarzem i młynarzem , który musiał uciekać z Węgier. Mówi się, że zabrał ze sobą do młyna nawet swoją „ Cithringen ” (małą lutnię) i grał na niej przy stukocie kamieni młyńskich.

Muzycy miejscy i organiści: Ojciec Johanna Sebastiana, Johann Ambrosius Bach, był muzykiem miejskim w Eisenach. Jego wujowie i kuzyni zajmowali niemal wszystkie ważne stanowiska muzyczne w miastach takich jak Erfurt, Arnstadt i Gotha. Rodzina spotykała się raz w roku na dużych spotkaniach rodzinnych, podczas których wspólnie muzykowano i hucznie świętowano – często z humorystycznymi, improwizowanymi pieśniami (quodlibets).

2. Żony: partnerki duchowe

Bach był dwukrotnie żonaty, a obie żony były głęboko zaangażowane w jego twórczość muzyczną:

Maria Barbara Bach (pierwsza żona): Była jego kuzynką drugiego stopnia i sama pochodziła z rodziny muzyków. Znała jego rzemiosło od podszewki.

Anna Magdalena Bach (druga żona): Była niezwykle utalentowaną zawodową śpiewaczką (sopran). Bach specjalnie dla niej skomponował słynny „Notatnik dla Anny Magdaleny Bach” . Udzieliła mu nieocenionego wsparcia , przepisując jego muzykę na czyste kopie – ich charakter pisma jest tak podobny , że badaczom trudno je czasem odróżnić .

3. Synowie : „Sławni ” z następnego pokolenia

Bach miał w sumie 20 dzieci, z których wiele zmarło młodo . Jednak czterech jego synów również zostało światowej klasy kompozytorami, a niektórzy z nich byli bardziej sławni za życia niż ich ojciec.

Wilhelm Friedemann Bach ( „ Bach drezdeński ” ): Uważano go za najzdolniejszego improwizatora i ulubionego syna, ale wiódł raczej niespokojne życie.

Carl Philipp Emanuel Bach (nazywany „ Bachem berlińskim” lub „ Bachem hamburskim ” ): Stał się jednym z najważniejszych kompozytorów nurtu Empfindsamkeit i służył na dworze Fryderyka Wielkiego. To on najmocniej kultywował dziedzictwo swojego ojca .

Johann Christoph Friedrich Bach (nazywany „ Bachem z Bückeburga ” ): Był kapelmistrzem i pozostał wierny raczej klasycznemu stylowi.

Johann Christian Bach ( „ mediolańczyk ” lub „londyński Bach ” ): Przeszedł na katolicyzm, przeprowadził się do Włoch, a później do Anglii . Pisał udane opery i wywarł ogromny wpływ na młodego Wolfganga Amadeusza Mozarta.

4. „Archiwum Bacha”

Rodzina była bardzo świadoma swojego dziedzictwa. Sam Johann Sebastian opracował „ Pochodzenie rodziny muzykujących Bachów”, ręcznie pisaną kronikę, w której odnotował 53 członków rodziny i ich kariery muzyczne . Dla niego muzyka nie była dziełem samotnego geniusza, ale rodzinnym dziedzictwem, które należało pielęgnować i przekazywać dalej.

Rodzina Bacha stanowiła zatem swoisty „ muzyczny ekosystem ” . Niemal każdy, kto nosił nazwisko Bach, potrafił grać na instrumencie lub śpiewać.

Relacje z kompozytorami

Johann Sebastian Bach nie żył w odosobnionej bańce, mimo że spędził niemal całe życie w stosunkowo niewielkim promieniu środkowych Niemiec. Jego relacje z innymi kompozytorami charakteryzowały się głębokim podziwem, profesjonalną wymianą zdań, ale także ciekawymi bliskimi spotkaniami i rywalizacją .

Oto najważniejsze połączenia bezpośrednie:

1. Georg Friedrich Händel : Wielkie prawie-spotkanie

To jedna z najsłynniejszych anegdot w historii muzyki. Bach i Händel urodzili się w tym samym roku (1685), w odległości zaledwie około 130 kilometrów od siebie. Bach darzył Händla głębokim szacunkiem i dwukrotnie próbował spotkać się z nim osobiście, gdy Händel odwiedzał swoje rodzinne miasto Halle.

Za pierwszym razem minęli się zaledwie o jeden dzień.

Za drugim razem Bach był już zbyt chory, by podróżować, i wysłał swojego syna Wilhelma Friedemanna jako posłańca. Wydaje się, że Händel odwzajemnił zainteresowanie w mniejszym stopniu (był międzynarodową gwiazdą operową w Londynie), podczas gdy Bach osobiście kopiował utwory Händla na swoje koncerty w Lipsku .

2. Georg Philipp Telemann: Ceniony przyjaciel

sławny i odnosił większe sukcesy niż Bach za życia , ale obaj darzyli się ogromnym szacunkiem zawodowym.

najstarszego syna Bacha , Carla Philippa Emanuela (stąd imię „Philipp ” ).

Co ciekawe, Telemann był pierwszym kandydatem rady miejskiej na stanowisko Thomaskantora w Lipsku – dopiero gdy Telemann odmówił, zatrudniono Bacha jako „ rozwiązanie tymczasowe ”.

3. Dietrich Buxtehude: Idol i mentor

Jako młody człowiek, w 1705 roku Bach odbył słynną podróż do Lubeki , aby posłuchać gry wielkiego mistrza organowego Buxtehudego .

, który miał trwać cztery tygodnie , przerodził się w cztery miesiące, ponieważ Bach był zafascynowany grą Buxtehudego i jego „ muzyką wieczorną” .

zaproponowano nawet stanowisko organisty w kościele Mariackim, następcę Buxtehudego – ale tylko pod warunkiem, że poślubi jego córkę. Bach grzecznie odmówił i powrócił na swoje stanowisko (bardzo zirytowany swoją długą nieobecnością ) .

4. Antonio Vivaldi: Wpływ z daleka

Mimo że Bach nigdy nie spotkał Vivaldiego osobiście , jego związek z jego muzyką był „bezpośredni ”, polegał na studiowaniu partytur.

W Weimarze Bach otrzymał nuty koncertów skrzypcowych Vivaldiego . Był tak entuzjastycznie nastawiony do nowego włoskiego rygoru formalnego i rozmachu, że wiele z tych utworów przepisał na klawesyn lub organy.

Można powiedzieć, że poprzez to „ kopiowanie” (które w tamtym czasie było najwyższą formą studiów ) Bach radykalnie zmodernizował swój własny styl.

5. Jan Dismas Zelenka: Kolega z Drezna

Bach miał wysokie mniemanie o czeskim kompozytorze Zelence, który pracował na dworze katolickim w Dreźnie.

Obaj spotkali się kilkakrotnie podczas podróży Bacha do Drezna. Bach wielce podziwiał złożoną, często chromatyczną muzykę kościelną Zelenki, ponieważ spełniała jego własne standardy głębi i kontrapunktu. Wymieniali się profesjonalnymi spostrzeżeniami, a Bach polecał Zelenkę swoim uczniom jako doskonały wzór do naśladowania.

6. Rywalizacja z Louisem Marchandem

Relacja Bacha z francuskim kompozytorem Marchandem miała raczej charakter rywalizacji. W 1717 roku w Dreźnie miał się odbyć bezpośredni konkurs muzyczny między nimi.

Marchand, uważany za bardzo aroganckiego, poprzedniego wieczoru potajemnie podsłuchał próbę Bacha . Był tak onieśmielony wirtuozerią Bacha , że uciekł dyliżansem przed wschodem słońca następnego ranka, poddając się Bachowi bez walki .

Sieć Bacha składała się zatem z idoli, których studiował, przyjaciół, którzy chrzcili jego dzieci, oraz rywali, którzy uciekali przed jego geniuszem. Był „ gąbką ” , która wchłaniała wpływy swoich współczesnych i przekształcała je w coś zupełnie nowego .

Podobni kompozytorzy

1. Jan Dismas Zelenka (1679–1745 ) – „ Czeski Bach ”

Zelenka jest prawdopodobnie kompozytorem, którego język muzyczny jest najbardziej zbliżony do Bacha . Pracował w Dreźnie i był wysoko ceniony przez Bacha .

Podobieństwo : Podobnie jak Bach, Zelenka uwielbiał niezwykle złożone, polifoniczne struktury i bardzo śmiałą, chromatyczną harmonię. Jego muzyka często brzmi posępnie , niezwykle spójnie i intelektualnie. Miłośnicy Mszy h-moll Bacha odnajdą podobną duchową głębię w mszach Zelenki .

2. Dietrich Buxtehude (1637–1707 ) – wzór do naśladowania

Buxtehude był człowiekiem, dla którego młody Bach przemierzył pieszo setki kilometrów.

Podobieństwo : Bezpośredni związek jest szczególnie widoczny w muzyce organowej . Fantazja Buxtehudego, jego odwaga w stosowaniu zaskakujących zwrotów (tzw. stylus phantasticus) i mistrzostwo w posługiwaniu się fugą stanowiły fundament, na którym zbudował swoją twórczość Bach.

3. Georg Philipp Telemann (1681–1767) – Produktywny przyjaciel

Mimo że Telemann często brzmiał przyjemniej i nowocześniej niż Bach, można w nim dostrzec wiele podobieństw .

Podobieństwo : W swoich obszernych dziełach sakralnych i rozbudowanych koncertach instrumentalnych Telemann osiąga podobny poziom technicznej perfekcji. Doskonale opanował styl kontrapunktyczny, ale często wybierał lżejszy , bardziej elegancki efekt.

4. Georg Friedrich Händel (1685–1759) – majestatyczny współczesny

Mimo że Händel pisał w stylu o wiele bardziej operowym i dramatycznym, są oni „braćmi duchowymi” późnego baroku .

Podobieństwo : W dużych chórach ( jak w „Mesjaszu”) odnajdujemy tę samą architektoniczną moc i umiejętność kunsztownego przeplatania głosów. Podczas gdy Bach dążył do zagłębiania się w szczegóły, Händel budował w sposób bardziej przestrzenny – jednak obaj do perfekcji opanowali barokowe rzemiosło.

5. Heinrich Schütz (1585–1672 ) – Intelektualny przodek

Schütz żył dokładnie 100 lat przed Bachem, ale duchowe pokrewieństwo jest wyczuwalne .

Podobieństwo : Schütz jest uważany za „ ojca” niemieckiej muzyki kościelnej. Położył podwaliny pod retorykę muzyczną – czyli sztukę interpretacji tekstów biblijnych za pomocą muzyki – którą Bach później doprowadził do kulminacji . Miłośnicy „ Pasji ” Bacha odnajdą w nich czystą, skoncentrowaną esencję .

6. Max Reger (1873–1916 ) – Wskrzesiciel Bacha

Przenosząc się do późniejszego okresu , można zauważyć, że Max Reger jest tym, który najsilniej przeniósł ducha Bacha do czasów współczesnych.

Podobieństwo : Reger był zafascynowany kontrapunktem i fugami. Łączył matematyczny rygor Bacha z ekstremalną harmonią późnego romantyzmu . Sam twierdził, że każde jego dzieło było bezpośrednim kontaktem z Bachem.

7. Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847 ) – romantyczny spadkobierca

Mendelssohn był w XIX wieku nie tylko odkrywcą Bacha, ale także jego uczniem pod względem stylu .

Podobieństwo : W jego oratoriach (Święty Paweł, Eliasz) i sonatach organowych Bacha słychać w każdej nucie. Mendelssohn zachował surową formę fugi dla epoki romantyzmu i połączył ją z nowym, ówczesnym stylem melodycznym.

Moja rada dla słuchaczy : Jeśli szukasz złożoności Bacha , posłuchaj responsoriów Jana Dismasa Zelenki. Będziesz zaskoczony , jak „ bachowska”, a jednocześnie niepowtarzalna, jest ta muzyka.

Relacje

1. Twórcy instrumentów: wymiana techniczna

Bach był zafascynowany mechaniką dźwięku. Szukał bezpośredniego kontaktu z najlepszymi rzemieślnikami swoich czasów:

Gottfried Silbermann (budowniczy organów i fortepianów): Jeden z najważniejszych partnerów. Bach był najsurowszym krytykiem i najważniejszym doradcą Silbermanna. Kiedy Silbermann zbudował swoje pierwsze „ hamulceklavier” (fortepian), Bach skrytykował ciężką mechanikę i słaby wiolin . Silbermann pracował latami nad ich udoskonaleniem, aż w końcu Bach w pełni je zaakceptował, a nawet pomógł w sprzedaży instrumentów.

Johann Christian Hoffmann (lutniowiec i lutnik): Bliski przyjaciel z Lipska. Bach zamawiał u niego nowe rodzaje instrumentów, takie jak viola pomposa (duża altówka). Hoffmann wyznaczył nawet Bacha na wykonawcę testamentu, co świadczy o głębokim zaufaniu między muzykiem a rzemieślnikiem.

2. Collegium Musicum: Studenci i Amatorzy

Przez wiele lat Bach dyrygował Collegium Musicum Zimmermanna w Lipsku. Nie była to orkiestra zawodowa w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, lecz grupa studentów Uniwersytetu Lipskiego i utalentowanych amatorów.

Bach pełnił tu rolę mentora i dyrektora. W swobodnej atmosferze kawiarni pielęgnował znacznie bardziej bezpośrednie, mniej formalne relacje z młodymi ludźmi niż w surowej szkole Thomasschule. Wiele jego świeckich koncertów zostało napisanych specjalnie dla tych młodych muzyków.

3. Szlachta: patroni i pracodawcy

Relacje Bacha ze szlachtą były mieszanką głębokiej wdzięczności i dyplomatycznych manewrów:

Książę Leopold z Anhalt-Königsbourg : To był prawdopodobnie najszczęśliwszy związek w jego życiu zawodowym. Książę sam był utalentowanym muzykiem (grał na skrzypcach, violi da gamba i klawesynie). Traktował Bacha niemal jak przyjaciela, zabierał go w podróże i był ojcem chrzestnym jednego z jego dzieci.

Fryderyk Wielki (król Prus ) : Relacje między nimi były raczej dystansujące i pełne szacunku. Podczas wizyty Bacha w Poczdamie w 1747 roku, król rzucił wyzwanie staremu mistrzowi. Bach nie zareagował jak posłuszny sługa , lecz jak „ skromny ekspert ” , mistrzowsko rozwiązując muzyczne zagadki króla w „Ofiarze Muzycznej ” .

4. Thomaner: Nauczyciele i „ojcowie zastępczy”

Relacje Bacha ze śpiewakami , uczniami Thomasschule, były często trudne .

Musiał uformować chór zdolny do śpiewania jego niezwykle trudnych kantat z nieutalentowanych lub niezdyscyplinowanych chłopców. W listach gorzko narzekał na „ niemuzykalnych ” uczniów . Niemniej jednak, było kilku utalentowanych uczniów, których wspierał i którzy później pracowali dla niego jako kopiści lub asystenci .

5. Radni Lipska: Trwający konflikt

Jego stosunki z radą miejską Lipska (jego bezpośrednimi przełożonymi) były niemal nieustannie napięte .

Radni postrzegali Bacha jako upartego urzędnika, który zaniedbywał swoje obowiązki (takie jak nauczanie łaciny) . Bach z kolei postrzegał ich jako ignoranckich biurokratów , którzy nie rozumieli jakości jego muzyki . W listach nazywał ich „ dziwnym i niesympatycznym autorytetem muzycznym ” .

6. Gottfried Zimmermann: Właściciel kawiarni

Zimmermann był właścicielem kawiarni, w której wykonywano świecką muzykę Bacha. Nie tylko udostępnił Bachowi lokal , ale także zainwestował w nowe instrumenty (takie jak ogromny klawesyn), aby zapewnić sukces koncertom Bacha. Zimmermann był ważnym partnerem w działalności Bacha w mieszczańskiej sferze publicznej poza kościołem .

Sieć towarzyska Bacha stanowiła zatem mieszankę rzemieślniczej precyzji , arystokratycznych przychylności i mieszczańskiej przedsiębiorczości. Nie był samotnym artystą , lecz człowiekiem, który nieustannie dyskutował o sprawach technicznych z organmistrzami, tworzył muzykę z książętami i spierał się z radnymi miejskimi o swoje wynagrodzenie.

Ważne utwory na fortepian solo

Mówiąc o „ utworach fortepianowych ” Bacha, musimy pamiętać , że współczesny fortepian ( fortepian koncertowy ) był wówczas dopiero wynaleziony. Utwory te komponował na klawesyn lub klawikord, ale dziś należą one do niezbędnego podstawowego repertuaru każdego pianisty.

Oto najważniejsze utwory solowe na instrumenty klawiszowe , które na zawsze zmieniły historię muzyki :

1. Dobrze temperowany klawesyn (część I i II)

To prawdopodobnie najbardziej wpływowe dzieło w całej historii muzyki klawiszowej. Składa się z dwóch zbiorów, z których każdy zawiera 24 preludia i fugi – po jednym na każdą tonację durową i molową.

Znaczenie: Bach udowodnił, że nowy rodzaj strojenia (tzw. „ dobrze temperowany ” ) pozwala grać we wszystkich tonacjach bez fałszowania.

Charakter: Często określany jako „ Stary Testament” pianistów. Od medytacyjnego spokoju po matematyczną precyzję, reprezentowana jest tu każda ludzka emocja.

2. Wariacje Goldbergowskie

Początkowo utwory te miały na celu skrócenie nocy bezsennego hrabiego Keyserlinga , obecnie jednak stanowią jedno z najtrudniejszych dzieł dla solistów.

Struktura: Utwór rozpoczyna się delikatną „arią ” , po której następuje 30 wariacji rozwijających się nie poprzez melodię, lecz poprzez podstawę basową.

Cechą szczególną jest to, że Bach stosuje kanon we wszystkich trzech wariacjach, a odległość między głosami staje się coraz większa – jest to arcydzieło architektury, które jednocześnie jest niezwykle wirtuozowskie .

3. Koncerty włoskie

W tym dziele Bach dokonuje cudu: imituje brzmienie całej orkiestry, grając na zaledwie jednym instrumencie klawiszowym.

Styl: To hołd dla stylu włoskiego (Vivaldiego). Przełączając się między różnymi rejestrami na dwumanuałowym klawesynie, Bach stworzył kontrast między solistą a pełną orkiestrą (tutti).

Suity angielski i francuski

Zbiory te to w zasadzie sekwencje tańców stylizowanych ( Allemande, Courante, Sarabande, Gigue).

Suity francuskie : Są raczej galantne, liryczne i nieco lżejsze w tonie.

Suity angielskie: Są bardziej monumentalne, zwykle zaczynają się od obszernego preludium i wymagają od muzyka większej techniki.

5. Fantazja chromatyczna i fuga

„ najbardziej szalone” dzieło fortepianowe Bacha . Wygląda niemal tak, jakby na chwilę odrzucił zasady baroku .

Charakter: „Fantazja” pełna jest dramatycznych przebiegów , śmiałych harmonii i recytatywów, które brzmią niemal jak scena operowa. Ukazuje Bacha jako wielkiego improwizatora, który nie bał się dysonansu.

6. Partity (Clavier übung Part I)

Bach opublikował te sześć suit jako swoje „Opus 1 ” . Stanowią one absolutny szczyt barokowej suity tanecznej. Każda partita rozpoczyna się od innej formy (preludium , sinfonia, toccata itd.) i ukazuje ogromny wachlarz jego siły wyrazu – od głębokiej melancholii po żywiołową radość życia.

Dlaczego te prace są tak wyjątkowe

Utwory fortepianowe Bacha są niczym „ siłownia i modlitwa w jednym ” : ćwiczą niezależność palców (gdyż każda ręka często musi grać kilka partii naraz), a jednocześnie stanowią wyzwanie dla umysłu, który musi dostrzec złożoną strukturę.

Ważna muzyka kameralna

W muzyce kameralnej Bacha spotykamy fascynujące połączenie prywatnej pobożności z najwyższym wirtuozowskim kunsztem gry. Ponieważ sam Bach był znakomitym skrzypkiem i altowiolistą, często pisał te utwory „ z praktyki dla praktyki ” – zarówno dla swoich utalentowanych synów , dla przyjaciół wirtuozów , jak i na potrzeby własnej działalności na dworze w Köthen .

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dzieła muzyki kameralnej, które nadal uważa się za kamienie milowe swojego gatunku:

1. Sześć sonat i partyt na skrzypce solo (BWV 1001–1006 )

Te utwory to „ Mount Everest ” dla każdego skrzypka. Bach dokonuje tu technicznego cudu , tworząc kompletną polifonię na instrumencie, który w rzeczywistości potrafi zagrać tylko melodię .

Chaconne: Centralnym punktem drugiej Partity jest zestaw wariacji trwający ponad 15 minut , uważany za jeden z najgłębszych utworów w historii muzyki. Johannes Brahms powiedział kiedyś, że Bach w tym utworze zawiera cały świat najgłębszych myśli i najpotężniejszych emocji na jedne skrzypce .

2. Sześć suit na wiolonczelę solo (BWV 1007 –1012)

utwory skrzypcowe są dla skrzypiec , tym suity są dla wiolonczeli . Przez długi czas uważano je jedynie za „ utwory do ćwiczeń ” , aż w XX wieku odkryto je jako arcydzieła (głównie za sprawą Pabla Casalsa).

Charakter: Każda suita rozpoczyna się preludium , po którym następuje seria tańców . Ich zakres rozciąga się od niemal medytacyjnej I Suity w tonacji G-dur do technicznie niezwykle wymagającej VI Suity, pierwotnie napisanej na instrument pięciostrunowy .

3. Sonaty na skrzypce i klawesyn (BWV 1014 –1019)

Te sześć sonat było rewolucyjnych jak na swoje czasy . Zazwyczaj klawesyn akompaniował skrzypcom jedynie prostymi akordami (bas bass bass).

Innowacja: Bach w pełni opisał partię prawej ręki w klawesynie, dzięki czemu instrument ten jest absolutnie równorzędnym partnerem skrzypiec . Powstaje prawdziwe wrażenie tria , mimo że gra tylko dwóch muzyków.

4. Sonaty gamba (BWV 1027 –1029)

Viola da gamba była już w czasach Bacha instrumentem nieco staromodnym, o delikatnym, melancholijnym brzmieniu. Bach uwielbiał to brzmienie i napisał trzy sonaty, które doskonale łączą cantabile (śpiewny) charakter gamby ze złożoną polifonią .

5. Ofiara muzyczna (BWV 1079) – głosy muzyki kameralnej

Ten późny utwór powstał po wizycie Bacha u Fryderyka Wielkiego. Zawiera rozbudowaną sonatę triową na flet , skrzypce i basso continuo.

sam król był zapalonym flecistą , Bach zintegrował flet w niezwykle wyrafinowany sposób. Dzieło łączy w sobie galanterię dworu pruskiego z rygorystyczną wiedzą Bacha.

6. Sonaty fletowe

Bach pozostawił po sobie wiele sonat na flet ( niektóre z klawesynem, inne z basso continuo). Sonata h-moll (BWV 1030) jest uważana za najważniejsze dzieło tego gatunku w całym okresie baroku, ze względu na swoją ogromną długość i niemal symfoniczną gęstość.

Co łączy te prace?

Muzyka kameralna Bacha nigdy nie jest tylko rozrywką. Nawet w małych zespołach pozostaje architektem: głosy gonią się nawzajem, odbijają się wzajemnie i tkają sieć, która często sprawia, że słuchacz zapomina , że w zespole jest tylko jeden lub dwóch muzyków.

Ważne dzieła orkiestrowe

1. Koncerty brandenburskie (BWV 1046–1051 )

Te sześć koncertów uważa się za szczytowe osiągnięcie muzyki orkiestrowej epoki baroku. Bach zadedykował je margrabiemu brandenburskiemu w 1721 roku.

Ich wyjątkowość polega na tym, że każdy z sześciu koncertów ma zupełnie inną instrumentację. Bach eksperymentuje tu z różnymi grupami solistów (od „ Concerto Grosso ” z kilkoma solistami po czyste zespoły smyczkowe).

Najważniejsze momenty: Drugi koncert z niezwykle wysoką trąbką jazzową, czwarty koncert z dwoma fletami prostymi i piąty koncert, który jest uważany za pierwszy prawdziwy koncert fortepianowy w historii, ponieważ klawesyn gra ogromną solową kadencję.

2. Cztery suity orkiestrowe (BWV 1066 –1069)

pierwotnie nazywał te dzieła „ Uwerturami ” . Każdy z nich składa się z wspaniałego wstępu i serii francuskich tańców ( takich jak Gawot, Bourrée czy Gigue) .

Suita nr 2 h-moll : Brawurowy utwór na flet , kończący się słynnym , szybkim fragmentem „ Badinerie ” .

Suita nr 3 w tonacji D-dur: Uroczysty utwór na trąbki i kotły. Zawiera słynny na całym świecie utwór „ Air ” , jeden z najsłynniejszych i najspokojniejszych utworów muzycznych na świecie.

3. Koncerty skrzypcowe (BWV 1041–1043 )

Sam Bach był wybitnym skrzypkiem, co widać w tych utworach. Łączą one włoski temperament z niemiecką głębią.

Koncert skrzypcowy a-moll i E-dur: Dwa klasyczne utwory repertuarowe, które zachwycają czytelną strukturą i lirycznymi frazami .

Koncert podwójny na dwoje skrzypiec d-moll: Tutaj dwoje skrzypiec solo przeplata się w gęstym, niezwykle emocjonalnym dialogu. Część druga, w szczególności, uważana jest za jeden z najpiękniejszych momentów melodyki barokowej .

4. Koncerty klawesynowe (BWV 1052–1065 )

Bach był pionierem w umieszczaniu klawesynu (poprzednika fortepianu) jako instrumentu solowego przed orkiestrą .

Innowacja: Większość tych koncertów to aranżacje wcześniejszych koncertów skrzypcowych lub obojowych. Koncert d-moll (BWV 1052) jest najpotężniejszy i najbardziej wirtuozowski spośród nich.

Koncerty wielokrotne: Bach komponował także koncerty na dwa , trzy , a nawet cztery klawesyny jednocześnie – często po to, by wykonywać je wspólnie ze swoimi utalentowanymi synami w lipskich kawiarniach .

5. Koncert potrójny (BWV 1044)

Obszerny , późno skomponowany koncert na niezwykłą grupę solistów: flet , skrzypce i klawesyn. Jest niezwykle złożony i stanowi dowód na zdolność Bacha do łączenia różnych barw w gęstą kompozycję.

Inne ważne prace

Oprócz utworów instrumentalnych , Bach stworzył rozległy wszechświat muzyki wokalnej i organowej, które stanowią serce jego twórczości. W utworach tych łączy głęboką religijność z kompozytorską monumentalnością , która do dziś pozostaje niezrównana.

Oto najważniejsze prace z tych dziedzin:

1. Wielkie namiętności

Te monumentalne dzieła opowiadają historię Męki Pańskiej według Ewangelii i zostały skomponowane na nabożeństwo wielkopiątkowe w Lipsku.

według św. Mateusza : Uważana jest za jedno z największych arcydzieł w historii ludzkości. Z dwoma chórami i dwiema orkiestrami, Bach tworzy dramatyczny i niezwykle emocjonalny świat dźwięków, wykraczający daleko poza zwykłą mszę kościelną.

Pasja według św. Jana: Utwór jest krótszy , bardziej dramatyczny, niemal operowy i agresywny w swojej strukturze. Urzeka ogromną energią rytmiczną i porywającymi chórami .

2. Oratorium na Boże Narodzenie

To w rzeczywistości seria sześciu kantat napisanych na święta między Bożym Narodzeniem a Objawieniem Pańskim. Z radosnym brzmieniem kotłów i olśniewającymi trąbkami na początku („Radujcie się, weselcie się!”), dla wielu pozostaje uosobieniem muzyki bożonarodzeniowej.

3. Msza h-moll

To muzyczne dziedzictwo Bacha . Pracował nad nim przez dziesięciolecia i ukończył je dopiero na krótko przed śmiercią. Chociaż Bach był luteraninem, skomponował tu muzykę do całego łacińskiego tekstu mszy katolickiej . Dzieło jest tak obszerne i złożone, że nigdy nie zostało wykonane w całości za życia Bacha ; jest uważane za szczytowe osiągnięcie polifonicznej muzyki chóralnej.

4. Utwór kantatowy

Bach skomponował ponad 200 zachowanych kantat kościelnych (pierwotnie było ich prawdopodobnie ponad 300). Co tydzień musiał wygłaszać nowy utwór na niedzielne nabożeństwa.

Do najbardziej znanych należą „Wachet auf, ruft uns die Stimme” (ze znanym chorałem tenorowym) i „Herz und Mund und Tat und Leben”, zawierający światowej sławy chorał „Jesus bleibet meine Freude” .

Pisał także kantaty świeckie, np. humorystyczną Kantatę o kawie, która traktuje o modnym wówczas zwyczaju picia kawy, albo Kantatę chłopską.

5. Wielkie dzieła organowe

Organy były prawdziwym „instrumentem domowym” Bacha. Tutaj objawia się on jako niezrównany architekt dźwięku.

Toccata i fuga d-moll: Prawdopodobnie najsłynniejszy utwór organowy na świecie, z dramatycznym początkiem.

Passacaglia c-moll: Pomysłowy zbiór wariacji na temat powtarzającego się motywu w pedale.

Preludia chorałowe: W zbiorach takich jak „Orgelb üchlein ” Bach oprawiał znane hymny w tak kunsztowny sposób, że melodia wplatała się w gęstą sieć kontrgłosów.

6. Magnificat

Promienny, świąteczny utwór w tonacji D-dur na chór i orkiestrę, stanowiący oprawę muzyczną hymnu pochwalnego Maryi . Jest to jeden z niewielu łacińskich utworów Bacha, urzekający zwięzłością i niezwykłym blaskiem.

7. Motety

Te w większości czysto wokalne utwory (takie jak „Jesu, meine Freude”) świadczą o absolutnym mistrzostwie Bacha w pisaniu wokalu bez instrumentów towarzyszących . Należą do najtrudniejszych utworów, jakie chór może zaśpiewać.

Te utwory reprezentują „duchowego Bacha”. Choć jego muzyka instrumentalna jest często żartobliwa i matematyczna, te utwory wokalne i organowe służą wyrażeniu tego, co niewypowiedziane i boskie w brzmieniu .

Anegdoty i ciekawostki

Pobyt w więzieniu

Bach nie był zwykłym pracownikiem. Kiedy w 1717 roku chciał zrezygnować ze stanowiska w Weimarze, aby dołączyć do księcia Köthen, książę Saksonii-Weimaru odmówił jego zwolnienia. Bach protestował tak uporczywie i zaciekle , że książę po prostu uwięził go na cztery tygodnie . Bach jednak wykorzystał czas w więzieniu produktywnie: mówi się, że sporządził tam fragmenty swojego „ Orgelbüchlein ” (Małej Księgi Organowej ) .

Pojedynek, który nigdy się nie odbył

w Dreźnie miał się odbyć „ szczyt muzyczny” : Bach kontra francuski kompozytor Louis Marchand. Wieść o konkursie rozeszła się lotem błyskawicy. Ale kiedy Marchand potajemnie usłyszał Bacha ćwiczącego w przeddzień pojedynku , był tak pod wrażeniem jego technicznej przewagi, że uciekł dyliżansem o wschodzie słońca następnego ranka . Bach wystąpił sam i zachwycił publiczność.

Marsz dla muzyki

W młodości Bach był tak zafascynowany grą wielkiego organisty Dietricha Buxtehudego, że zimą 1705 roku przeszedł pieszo z Arnstadt do Lubeki – dystans około 400 kilometrów. Wziął czterotygodniowy urlop , ale został tam aż cztery miesiące. Jego pracodawca w Arnstadt nie był zachwycony tym nietypowym przedłużeniem urlopu po powrocie .

Bach i kawa

Bach był wielkim fanem modnego wówczas napoju, kawy. W Lipsku spędzał dużo czasu w kawiarni Zimmermanna. Aby bronić tego napoju przed krytyką (wielu uważało wówczas kawę za niezdrową lub niestosowną dla kobiet), napisał humorystyczną Kantatę o kawie. W niej młoda kobieta śpiewa: „ Och! Jak słodko smakuje kawa, piękniejsza niż tysiąc pocałunków , łagodniejsza niż wino muskatowe ” .

Wojowniczy kantor

W Lipsku Bach stale ścierał się z radą miejską i dyrektorami szkół. Pewnego razu na boisku szkolnym omal nie wybuchła bójka , ponieważ Bach odmówił przyjęcia na stanowisko prefekta ( asystenta chórmistrza) mało utalentowanego ucznia. Bach był znany z tego, że w gniewie zdejmował perukę i rzucał nią w muzyków, którzy grali fałszując, nazywając ich „ graczami na dudach lub flecie ”.

(Niniejszy artykuł został przygotowany przy wsparciu i udziale modelu Gemini, dużego modelu językowego (LLM) firmy Google. Jest to jedynie dokument referencyjny służący do odkrywania muzyki, której jeszcze nie znasz. Treść tego artykułu nie gwarantuje pełnej dokładności. Prosimy o weryfikację informacji w rzetelnych źródłach.)

Best Classical Recordings
on YouTube

Best Classical Recordings
on Spotify

ヨハン・セバスチャン・バッハ:その生涯と作品ノート

概要

ヨハン・セバスチャン・バッハ(1685–1750 )は、音楽史において最も重要な作曲家の一人とされています。彼の作品はバロック時代の頂点を象徴し、西洋音楽の伝統に他に類を見ないほど大きな影響を与えました。

彼の生涯、仕事、そしてその重要性について簡潔にまとめると次のようになります。

1. 人生と段階

テューリンゲン州の大家族で音楽家として育ちました。生涯を通じて音楽の「職人」として、様々な役職を務めました。

幼少期: アイゼナハに生まれるが、早くに孤児となり、オールドルフで兄によって教育を受けた。

アルンシュタット&ミュールハウゼン(1703年~ 1708年):オルガニストとして初めて任命される。ここで彼は器楽演奏の名手としての名声を確立した。

ワイマール(1708年- 1717年):宮廷オルガニスト兼コンサートマスターとして、多くの有名なオルガン作品を作曲した。

ケーテン(1717年- 1723年):レオポルト公の宮廷楽長として、宮廷が改革され豪華な教会音楽が求められなかったため、器楽(ブランデンブルク協奏曲など)に専念した。

ライプツィヒ(1723–1750 ) :トーマスカントルとして、市内の主要な教会の音楽を担当した。この時期に、彼の記念碑的な宗教音楽作品が数多く作曲された。

2. 音楽作品

バッハの作品は、当時のほぼすべてのジャンルを網羅していますが、オペラという大きな例外があります。彼の音楽は、信じられないほどの数学的な精密さ(対位法)と深い感情表現が融合していることが特徴です。

宗教音楽: 200 曲を超えるカンタータ、マタイ受難曲、ヨハネ受難曲、クリスマスオラトリオ、ロ短調ミサ曲。

鍵盤音楽: 平均律クラヴィーア曲集 (音楽理論の画期的な作品)、ゴールドベルク変奏曲、有名なニ短調のトッカータとフーガ。

管弦楽曲: 6 つのブランデンブルク協奏曲と管弦楽組曲 (有名な「エア」を含む)。

3. 意義と影響

バッハは生前、主に才能あるオルガン奏者として評価されていましたが、彼の作品は同時代の多くの人々から複雑すぎて「学術的」すぎると考えられていました。

再発見: 世界的な「バッハ ルネサンス」が始まったのは、19 世紀になってからで、主にフェリックス メンデルスゾーン バルトルディ ( 1829 年の「マタイ受難曲」の演奏) を通じてでした。

影響:モーツァルトやベートーベンといった作曲家は彼の作品を広く研究しました。ベートーベンは彼を「バッハではなく、ミーアと呼ばれるべきだ」と敬意を込めて呼びました。

革新性:フーガと対位法を完璧に完成させた。彼の音楽は普遍的であると考えられており、今日ではジャズ、ポップス、さらにはエレクトロニックミュージックにも取り入れられている。

ちょっとした余談

バッハはマリア・バルバラとアンナ・マグダレーナの2人の妻と2度結婚し、合計20人の子供をもうけましたが、成人したのはわずか10人でした。息子の何人か(カール・フィリップ・エマヌエルやヨハン・クリスティアンなど)は、後に著名な作曲家となりました。

歴史

ヨハン・セバスチャン・バッハの物語は、音楽を芸術としてだけでなく、神聖な技巧として理解した男の物語です。彼の人生は、深い信仰、想像を絶するほどの労働倫理、そして世俗の権力との絶え間ない闘争によって特徴づけられました。

時代の初期と損失

すべてはテューリンゲン州アイゼナハで始まりました。ヨハン・セバスチャンは1685年、町の音楽家と宮廷音楽家の家系に生まれました。彼の家族にとって音楽は日々の糧と同じくらい自然なものでした。しかし、牧歌的な生活は長くは続きませんでした。わずか10歳で孤児になったのです。彼はピアノを習った兄のもと、オールドルフに移り住みました。幼いヨハン・セバスチャンは、夜、月明かりの下でこっそりと音楽を写していたと言われています。兄は実は彼にそれを禁じていたのです。これは、彼の飽くなき知識欲の初期の兆候でした。

天才の探求

若い頃、バッハは北のリューネブルクに移り住み、そこで聖歌隊員として働き、ブクステフーデをはじめとする北ドイツの偉大なオルガン奏者たちと出会う機会を得ました。ブクステフーデの演奏を聴くためだけに、何百キロも歩いて彼の家まで戻ったと言われています。しかし、アルンシュタットでオルガン奏者として初めて着任した時は、苦労もありました。彼は頑固な性格で、 「異質な音」で聴衆を圧倒し、才能のないファゴット奏者と衝突することさえありました。

数年にわたる上昇と大きな打撃

バッハの道はミュールハウゼンを経てワイマールへと続き、そこで彼は宮廷オルガニスト兼コンサートマスターとして最初の大きな成功を収めました。ここで彼は、ドイツ音楽の数学的な厳密さとイタリア音楽の軽妙さ(例えばヴィヴァルディ)を融合させ始めました。

しかし、バッハは並外れた働き手だった。ワイマールでケーテンでのより良い地位に就くために辞職しようとした時、公爵は即座に彼を「頑固さ」を理由に4週間投獄した。ケーテンで、彼は音楽を愛する公爵の下でついに黄金時代を迎えた。ブランデンブルク協奏曲を作曲したのはこの地だった。しかし、運命は再び彼を襲った。旅行から戻ると、妻マリア・バルバラが亡くなり、すでに埋葬されていたのだ。この暗い闇の中で、彼は音楽に慰めを見出し、後に歌手アンナ・マグダレーナと結婚した。彼女は彼のパートナーであるだけでなく、芸術面での重要な支えでもあった。

ライプツィヒのトーマスカンター

生涯の最後、そして最も長い時期をライプツィヒで過ごしました。1723年からはトーマスカントル(管弦楽団長)を務めましたが、資金や歌手の質をめぐって市議会と絶えず議論を交わさなければならず、しばしばフラストレーションを感じていました。しかし、この時期は彼の記念碑的な創作活動の時期でもありました。毎週のように新しいカンタータを作曲し、壮大な「マタイ受難曲」と「ロ短調ミサ曲」を創作しました。

晩年、バッハはますます抽象的な音楽の世界に引きこもるようになった。まるで数学パズルのような複雑なフーガや対位法を試み、 1750年に目の手術の失敗でほぼ視力を失った状態で亡くなった時、彼の作風は既に時代遅れで複雑すぎると多くの人に考えられていた。彼は簡素な墓に埋葬され、長く忘れ去られた。

このテューリンゲンのカントルが単なる地元の教会音楽家ではなく、その作品が今でも西洋音楽の基礎と考えられている音の設計者であったことが世界によって認識されるようになったのは、それからほぼ80年後のことでした。

年表

幼少期と初期教育(1685–1703 )

物語は1685年のアイゼナハから始まります。両親が若くして亡くなった後、10歳のヨハン・セバスチャンは1695年にオールドルフに移り住み、ピアノを習った兄のもとで暮らしました。15歳になると北方へと旅立ち、1700年から1702年にかけてリューネブルクのミヒャエル音楽学校に通い、聖歌隊で歌い、北ドイツのオルガン音楽に親しみました。

最初の任命: アルンシュタットとミュールハウゼン(1703–1708 )

ワイマールで短期間過ごした後、1703年にアルンシュタットでオルガニストとして最初の重要な地位に就きました。この時期は、1705年にブクステフーデを訪ねてリューベックまで歩いたことで有名です。その後まもなく、 1707年にミュールハウゼンに移り、同年に従妹のマリア・バルバラと結婚しました。しかし、すぐに彼はより大きな芸術的機会を求めるようになりました。

ワイマール時代(1708年~1717年)

ヴァイマルでは、バッハは宮廷オルガニストとして10年近く、後にコンサートマスターを務めました。ここで彼はオルガン演奏に磨きをかけ、カンタータを定期的に作曲し始めました。この時代の終わりは劇的なものでした。1717年、彼は数週間自宅軟禁状態に陥り、強制退去を試みましたが、ついに退去を許されました。

ケーテンにおける器楽音楽の開花( 1717-1723年)

ケーテンでは、教会オルガンこそなかったものの、バッハはレオポルト公の宮廷楽長として理想的な環境を得ました。そのため、彼は主に世俗的な傑作を作曲しました。例えば、ブランデンブルク協奏曲(1721年)などが挙げられます。私生活では、この時期は波乱に満ちた時期でした。妻マリア・バルバラ(1720年)の突然の死と、その翌年、歌手アンナ・マグダレーナと結婚しました。

グランドフィナーレ:ライプツィヒ・トーマス管区(1723–1750 )

1723年以降、ライプツィヒにおけるバッハの生涯は最終章を迎えた。トーマスカントルとして、彼は市内の教会音楽の責任者となり、前例のない努力で、教会カンタータの大規模な連作集や、記念碑的な『マタイ受難曲』(1727年)を作曲した。 1730年代には、コレギウム・ムジクムの指揮者も引き継ぎ、器楽音楽により深く関わるようになった。

バッハは晩年、1740年頃から音楽学問の世界に没頭し、 『フーガの技法』などの作品に取り組みました。しかし、目の手術に失敗した後、1750年7月28日にライプツィヒで亡くなりました。

音楽の様式、運動、時代

後期バロック音楽の中心人物です。彼の作風は他に類を見ない融合であり、最高の数学的秩序と人間の最も深い感情の融合と形容されるにふさわしいものです。

彼の音楽を時代精神、革新、伝統に関連して分類すると次のようになります。

時代とスタイル

バッハはバロック時代(1600年頃~1750年頃) 、より正確には盛期バロックと後期バロックに生き、活動しました。彼の作品は今日、この時代における最高峰とみなされています。

対位法:彼の最も重要な様式上の工夫はポリフォニー、すなわち複数の独立した旋律声部の対等な地位であった。彼ほどフーガの技巧を極め、対位法を「習得」した者は他にいない。

感情の教義:バロック時代に典型的であったように、音楽は聴き手に特定の感情状態(感情的状態)を呼び起こすことを目的としていました。バッハはこの目的のために、正確な象徴言語を用いました(例えば、悲しみを表す下降する上昇する旋律)。

国家の融合: 彼はドイツのポリフォニーの伝統とイタリアの軽妙さ (ヴィヴァルディ)、そしてフランスの装飾を融合しました。

彼の音楽は古いですか、それとも新しいですか?

答えは逆説的です。彼女は同時にその両方でした。

伝統的かつ「古風」 :バッハの晩年(1740年から1750年頃)には、彼の音楽は同時代の多くの人々から時代遅れとみなされていました。啓蒙主義という新しい精神は、 「ガラント様式」、つまり音楽はシンプルで心地よく、理解しやすいものでなければならないという要求を突きつけました。しかし、バッハは厳格で複雑なポリフォニーを貫きました。ヨハン・アドルフ・シャイベのような批評家は、その膨大な複雑さゆえに、彼の音楽は「大げさ」で不自然すぎると非難しました。

革新的かつ急進的:形式的には古い構成に固執しながらも、アプローチにおいては反骨精神にあふれていた。彼の和声(和音の繋ぎ方)は時代をはるかに先取りしていた。半音階と不協和音を巧みに用いたが、その手法は19世紀まで完全には理解されなかった。彼の作品『平均律クラヴィーア曲集』は、あらゆる調性で同じように演奏できることを証明した、まさに技術的革命であり、近代西洋音楽の礎となった。

結論: 穏健派か急進派か?

(おそらく後のシェーンベルクのように)古い形式を「破壊する者」ではなく、むしろ完璧主義者でした。彼は、彼以前に存在していたすべてのものを取り入れ、それを完璧さの絶対的な頂点へと押し上げたのです。

彼の急進性は伝統を打ち破ることではなく、その深遠な精緻化にあった。他の作曲家が表面的な表現に終始する中、バッハは和声の法則を深く探求した。そのため、彼の音楽は今日でも現代的で「新鮮」に響く。一方、当時の「より現代的」な同時代人の多くは、長らく忘れ去られている。

音楽ジャンル

ヨハン・セバスチャン・バッハは、まさにその時代を代表する普遍的な芸術家でした。当時存在したほぼあらゆる音楽ジャンルを、その完璧さで自在に操り、その完成度は、しばしば音楽の時代の終焉と頂点を象徴するものとされています。彼は意図的にオペラを避け、教会音楽家や宮廷楽長として他の分野に注力しました。

彼の仕事は、大きく分けて3つの分野に分けられます。

1. 宗教的な声楽

ライプツィヒのトーマスカンターであったバッハにとって、これは日々の糧でした。バッハは、音を通して信仰を具体的な体験にすることを意図した教会礼拝用の音楽を創作しました。

カンタータ: 200曲以上が現存し、彼の作品の中核を成しています。彼はしばしば毎週、日曜礼拝のためにカンタータを作曲しました。

受難曲とオラトリオ: マタイ受難曲やクリスマス・オラトリオなど、聖書の物語を劇的かつ感情的に伝える記念碑的な作品。

ミサ曲とモテット: ロ短調のミサ曲は、人類の最も重要な宗教作品の 1 つと考えられており、厳格なラテン語のテキストをバロックの壮麗さで音楽に作曲しました。

2. 器楽と管弦楽

宮廷(特にケーテン)での数年間、アンサンブルと独奏楽器のための音楽に専念しました。

がオーケストラと競い合う協奏曲グロッソ(例:ブランデンブルク協奏曲)をさらに発展させました。また、現代のピアノ協奏曲の創始者とも考えられています。

組曲とパルティータ:これらのジャンルは、様式化された舞踏のリズム(アルマンド、クーラント、ジーグなど)に基づいています。バッハはこれらをオーケストラ用に作曲しましたが、チェロやヴァイオリンなどの独奏楽器用に作曲したものもあります。

室内楽:さまざまな楽器のためのソナタ。多くの場合、チェンバロまたは通奏低音の伴奏が付きます。

鍵盤楽器のための音楽

バッハは当時最高のオルガン奏者として知られていました。彼の鍵盤楽器の楽曲は、教育的訓練と芸術的な自己表現の両方に役立ちました。

オルガン曲:前奏曲、フーガ、トッカータ、コラール前奏曲。「楽器の女王」と呼ばれるオルガンを操る彼の卓越した技巧がここに明らかです。

ピアノ音楽:平均律クラヴィーア曲集やゴルトベルク変奏曲といった作品は、音楽史における重要な節目です。技術的な練習から高度に複雑で、ほとんど数学的な芸術まで、あらゆる範囲を網羅しています。

「学者」晩年の作品

バッハは晩年、ほぼ「純粋音楽学」とも言えるジャンルへと傾倒しました。 『フーガの技法』と『音楽の捧げ物』では、特定の楽器に縛られることなく、ポリフォニーと対位法の限界を探求しました。

音楽の特徴

ヨハン・セバスチャン・バッハの音楽は、音楽史における他のほとんどすべての音楽とは一線を画す、その複雑さと技術的完成度の高さを特徴としています。彼の作品を聴くと、厳密な論理と深い精神性を同時に兼ね備えた音の構造に出会うでしょう。

彼のスタイルを定義する主な特徴は次のとおりです。

1. ポリフォニーと対位法の芸術

バッハの最も特徴的な特徴はポリフォニーです。ホモフォニー(メロディーに和音が伴奏される)とは対照的に、バッハではソプラノ、アルト、テナー、バスなど、すべての声部が完全に平等です。

対位法:バッハは、異なるメロディーを互いに独立して意味を成しながらも全体として調和のとれたものに織り合わせる、紛れもなく名人でした。

フーガ:この形式でバッハの卓越した技巧は頂点に達した。主題はすべての声部を通して、彷徨い、反射し、あるいは引き伸ばされながら展開され、他の声部はそれを巧みに装飾する。

2. 倍音密度と色度

バッハはバロック音楽にしっかりと根ざしていましたが、彼のハーモニーは当時の慣習をはるかに超えていました。

彼は緊張と摩擦を生み出すために半音階主義(基本音階の外側の半音の使用)を頻繁に使用しました。

彼の音楽には、しばしば意外性のある和音変化や不協和音が含まれ、それらが解決の瞬間に初めて感情的なインパクトを最大限発揮します。これが彼の音楽に現代性を与え、ショパンやワーグナーといった後の作曲家に大きな影響を与えました。

3. 数学的精度と記号表現

バッハの音楽はしばしば数学と比較されます。彼は対称性、数遊び、そして記号を愛していました。

数の象徴: バッハは宗教的な意味を持つ数字の関係を音楽によく取り入れました(たとえば、数字の 3 は三位一体を表します) 。

音楽的修辞学:彼はテキストを解釈するために「図形」を用いた。楽譜中の十字の記号はキリストの苦しみを表し、下向きに落ちる線は死または埋葬を象徴していた。

建築: 彼の作品は大聖堂のように建てられており、すべての細部が全体を支えるように精密に計画されています。

4.リズミカルな活力( 「ドライブ」 )

バッハの作品の多くは知的な重みがあるにもかかわらず、彼の音楽は巨大なリズムのエネルギーを持っています。

作品の多くは、バロック時代のダンスのリズム(ジーグやサラバンドなど)に基づいています。

、脈動する連続的なリズム( 「モータリック」とよく表現される)が流れており、作品に抗しがたい前進の勢いを与えている。

5. テクノロジーと感情の融合

バッハの音楽は「無味乾燥な数学」であるという誤解が広く信じられています。その真の秘密は、対位法の厳格な規則が決してそれ自体で目的化しないという事実にあります。

技法は常に感情表現(エフェクト)に作用します。マニフィカトの歓喜であれ、マタイ受難曲の深い絶望であれ、数学的な秩序は感情に枠組みを与え、それをより力強くします。

対立するものの統一
バッハの音楽は、実際には矛盾しているように見えるものを統合しています。それは、非常に複雑でありながら印象的で、厳密に構築されているにもかかわらず想像力に満ちており、深く宗教的でありながら普遍的に人間的です。

効果と影響

「創始者」あるいは「礎」と呼ばれることがよくあります。生前は画期的な作曲家というよりは、むしろ地方のオルガン奏者として知られていましたが、彼の遺産はその後の数世紀に深く影響を与えました。

1. 古典主義とロマン主義への影響

1750 年にバッハが亡くなった後、彼の作品は当初背景に消えていきましたが、その後の時代の大作曲家たちにとっては最も重要な研究資料であり続けました。

モーツァルトとベートーヴェン:二人ともバッハの対位法を熱心に研究しました。ベートーヴェンは敬意を込めてバッハを「和声の父」と呼び、その尽きることのない豊かさゆえに「バッハではなく、海(Meer) 」と呼ぶべきだと述べました。

バッハ・ルネサンス:1829年、フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディは、バッハの死後初めてベルリンでマタイ受難曲を演奏しました。この出来事は世界中に熱狂を呼び起こし、ついにバッハの音楽は忘れ去られることから救われました。

ブラームスとワーグナー:ブラームスにとって、バッハは日々の知的糧でした。彼はこう言いました。 「バッハを研究しなさい!そこにすべてが見つかる。 」

2. 音楽理論の基礎

バッハは音楽の「言語」を標準化しました。彼の作品『平均律クラヴィーア曲集』は、鍵盤楽器は特定の調律法を用いれば24の調性すべてで演奏できることを証明しました。これは、クラシックからジャズ、ポップスまで、ほぼすべての西洋音楽の基礎となっています。今日でも、プロの音楽家は皆、バッハのフーガやコラールを学ぶことで技巧を磨いています。

3. ジャズ、ロック、ポップスへの影響

バッハの音楽は、その数学的構造と和声的論理により時代を超越しており、アレンジに最適です。

ジャズ:固定された低音(通奏低音)を基盤とした即興的な自由さはジャズに見られます。ジャック・ルーシエやキース・ジャレットのようなミュージシャンは、バッハの音楽をジャズの文脈に直接取り入れています。

ポップ&ロック:多くのヒット曲にバッハのハーモニーやメロディーが用いられています。有名な例としては、プロコル・ハルムの「 A Whiter Shade of Pale 」が挙げられます。この曲は「エア」に強い影響を受けており、ビートルズもバッハの複雑な声部構成をしばしば参考にしています。

映画音楽: 彼の音楽は感情の深さが非常に大きいため、映画の中で実存的な瞬間 (悲しみ、崇高さ、狂気) を強調するためによく使用されます。

4. 文化的・精神的な影響

バッハは「第五の福音記者」と称されています。複雑な神学的内容を音楽に翻訳する彼の才能により、彼の宗教作品(例えば受難曲)は今日、宗派を問わず世界中で人間の表現の頂点として高く評価されています。彼の音楽はしばしば「宇宙的」と捉えられており、だからこそ彼の作品は人類を象徴するものとしてボイジャー号のゴールデンレコードに収められ、宇宙に送られたのです。

バッハの影響は大きく、音楽史はしばしば「バッハ以前」と「バッハ以後」に分けられます。バッハはバロック音楽を終焉に導いただけでなく、今日に至るまで比類のない完成度へと高めました。

作曲以外の音楽活動

1. 名高い名手(オルガンとチェンバロ)

バッハは生涯を通じて、主に世界最高のオルガン奏者およびチェンバロ奏者の一人とみなされていました。

即興:与えられたテーマで複雑なフーガを即興的に展開する彼の能力は、同時代の人々を驚かせた。

コンサートツアー: 彼はオルガンの落成式や、他の偉大な音楽家たちとの音楽コンテストに出場するために頻繁に旅をしました (有名なのは、バッハの演奏から逃げ出したフランス人ルイ・マルシャンとの決闘の失敗です)。

2. オルガン製作の専門家および鑑定家

は18世紀の「音響技師」とも言えるでしょう。彼は鍵盤楽器の構造について深い技術的知識を持っていました。

オルガンの検査:都市や教会は、新設または修理されたオルガンの検査専門家として彼を定期的に雇用しました。彼は、管楽器の供給、機構、そして音色の配置(ストップの選択)を検査しました。

革新:彼は楽器のさらなる発展に関心を持ち、初期のフォルテピアノ(ピアノの前身)の機構の改良に尽力し、平均律の提唱者でもありました。

3. 音楽教育者と教師

バッハは多くの時間を教えることに費やした。

トーマス学校: ライプツィヒでは、トーマスに音楽だけでなく、ラテン語の理論も教えた(ただし、後者は通常、報酬を得て代理人に委託していた)。

個人指導:彼は多くの音楽家を指導し、その中には自身の息子たちやヨハン・ルートヴィヒ・クレブスといった著名な作曲家も含まれていました。彼の教育的著作(例えば『インヴェンション』)は、生徒たちに技術と「作曲の芸術」の両方を教えました。

4. 音楽監督兼マネージャー(コレギウム・ムジクム)

バッハは教会での職務に加えて、1729年からライプツィヒのツィンメルマンのコレギウム・ムジクムを指揮した。

コーヒーハウスで毎週コンサートを開いていた学生アンサンブルでした。バッハはコンサートの企画者兼指揮者として活躍し、ブルジョワ階級の娯楽音楽を最高レベルで組織し、指揮しました。

5. 合唱団の指揮者とアンサンブルのコーディネーター

トーマスカントルとして、彼はライプツィヒ市の「音楽総監督」を務めました。

4つの主要教会の聖歌隊を調整し、演奏者を募集し、リハーサルを指揮し、毎週日曜日と祝日に音楽がスムーズに進行するようにしなければなりませんでした。才能のない歌手や市議会からの資金不足に悩まされることも少なくありませんでした。

まとめ

バッハがたとえ一音も書いていなかったとしても、彼はオルガンの技術者であり、卓越した鍵盤楽器の名手として歴史に名を残していたでしょう。彼の人生は、教会の椅子、オルガン製作者の工房、そして指揮台のあいだを絶えず行き来するものでした。

音楽以外の活動

1. 家族の長であり、大家族の「管理者」

バッハは二度の結婚で合計20人の子供をもうけました。これほどの大家族を養うには、膨大な労力が必要でした。

育成と教育:彼は子供たちの教育に熱心に取り組みました。音楽指導に加えて、学業の進捗状況を監視し、息子たちが大学に進学できるようにしました。

宿泊施設:ライプツィヒのトーマス学校にあった彼の家には、子供たちだけでなく、個人レッスンの生徒、親戚、旅回りの音楽家たちもしばしば滞在していました。バッハはホスト役を務め、彼らの食事と宿泊を担当していました。

2.行政官および教育者

トーマスカンターとしての職務において、バッハは多くの官僚的職務を担う市職員でした。

教育上の義務:彼はトーマス学校で教えなければなりませんでした。当初はラテン語を教える義務さえありました。しかし、彼はこれを負担に感じ、しばしば給与の一部を代用教員に支払うことでこの義務を逃れていました。

監督義務: 教師として、彼は寄宿学校の生徒(トーマナー) の規律と全般的な健康にも責任を負っており、それが学校管理者や市議会との論争の原因になることがよくありました。

3.権利を主張する論争的な擁護者(官僚主義)

バッハは、特権や給料に関しては非常に粘り強く、時には頑固な人物として知られていた。

申立人:彼はライプツィヒ市議会や選挙区に宛てた、結婚式や葬儀の費用の損失、あるいは学校給食の質の悪さなどに関する長文の正式な苦情書を書くのに、多大な時間を費やしました。

追加的な収入源を開拓したり、称号 (ドレスデンの「宮廷作曲家」の称号など) を獲得したりする際に、熟練した交渉者でした。

4. 社交性と楽しさ

非常に信仰深い人であったが、決して禁欲主義者ではなかった。

コーヒーハウス文化:ライプツィヒでは、彼はツィンメルマンのコーヒーハウスの常連でした。コーヒーは当時、新しく流行した高級飲料でした。彼のコーヒーへの情熱は、 (音楽的な)『コーヒー・カンタータ』をコーヒーに捧げるほどでした。

美食の喜び:バッハは美味しい料理とワインを好みました。彼の手紙や記録からは、ワインを注文し、友人や同僚と楽しい時間を過ごしたことが分かります。

5. 神学の研究

80冊を超える膨大な個人蔵書を所有しており、これは当時としては驚くべきコレクションであった。

読書:これらの書物のほとんどは楽譜ではなく、神学書、聖書注解、そしてマルティン・ルターの著作でした。彼はこれらの書物を熱心に研究し、余白に注釈を付け、自身の世界観の知的基盤として活用しました。

6. 小規模農業

当時の多くの都市住民と同様に、バッハの家にも菜園がありました。彼は大家族に新鮮な食料を供給するため、これらの菜園の収穫と耕作に気を配っていたと記録されています。

要約すると、バッハは物質的な生活にしっかりと根ざした人物でした。彼はお金のために苦労し、たくさんの子供を育て、コーヒーを飲むことを楽しみ、神学的な文献を読みました。

プレイヤーとして

「演奏家」として考えるとき、楽器、特にオルガンとチェンバロとの肉体的な繋がりがほとんど超人的なほどだった人物を思い浮かべざるを得ません。彼はただ机に座っているだけの理論家ではなく、実践家であり、演奏家であり、そして鍵盤楽器を操る真の「ハイパフォーマンス・アスリート」でした。

演奏家としてのバッハの肖像は次のとおりです。

1. オルガンの「征服者」

にとってオルガンは単なる楽器ではなく、絶対的な精度で制御できる機械でした。

足の技巧:同時代の人々は、バッハがペダルに足を乗せて、他の者が指ではほとんど達成できないほどの速さと正確さで旋律を演奏したと驚嘆しました。彼はペダルの上を単に「歩く」のではなく、まるで踊っているかのようでした。

機械の仕組みに関してほぼ本能的な感覚を持っていました。新しいオルガンを試すときは、 「まず、肺がしっかりしているかどうかを確認しなければならない」とよく言っていました。そして、あらゆる手段(いわゆるプレナム)を尽くして、楽器の限界まで押し上げました。

2. マジック・インプロバイザー

演奏家としてのバッハが最も印象的だったのは、即興で演奏したときだった。

彼は、まったく知らないテーマを聞いて、そのテーマに基づいて複雑な四部フーガを即興で演奏することができた。

にとって「演奏」とは知的な遊びであり、数学的なパズルをリアルタイムで音で解くことに挑戦した。最も有名な例は「音楽の捧げ物」で、これはフリードリヒ大王の前で、極めて難解な主題を6部構成のフーガへと即興的に変化させたことに基づいている。

3.フィジカルの強い選手:強さと正確さ

彼のプレースタイルは、当時の堅苦しい態度とは大きく異なっていた。

指を軽く曲げ、親指を積極的に使うという新しい技法を考案しました。これは当時としては全く異例なことでした。これにより、同時代の人々に「魔女のよう」と思わせるほどの流暢さとテンポを実現しました。

持久力:ライプツィヒの教会礼拝は何時間も続くことがありました。演奏家としてのバッハは、重厚な和音と複雑な連奏を疲労なく演奏し続けるために、並外れた体力を備えていなければなりませんでした。

4. マルチ楽器奏者

彼は「オルガン王」として知られていましたが、優れたヴァイオリニスト、ビオラ奏者でもありました。

彼はオーケストラの真ん中でビオラを演奏するのが特に好きだった。なぜなら、それが彼を「まさにハーモニーの中心」に立たせてくれるからだった。

彼の理解は、そのままハープシコードの演奏に反映され、彼は鍵盤楽器を「歌わせる」ことを試みましたが、これは実際にはハープシコードのような撥弦楽器では技術的に不可能なことでした。

5.遊び心のある競争者

バッハは自分の能力を認識しており、遊び心のある競争を楽しんだ。

町に別の名手がいると聞いて、彼は比較対象を探した。それはスポーツマンとしての野心とプロとしてのプライドが入り混じった感情だった。

彼の演奏は往々にして非常に複雑で、批評家からは「あまりに勤勉すぎる」と評された。これは、たとえ聴衆を圧倒しても、演奏家として彼がいかなる挑戦も恐れなかったことの表れである。

音楽一家

バッハ家は並大抵の家系ではありませんでした。それは世界史上類を見ない、正真正銘の音楽一族でした。何世代にもわたり、 「バッハ」という名は、テューリンゲン州とザクセン州において「音楽家」とほぼ同義でした。

この一族は、音楽の職人技が貴重な秘密のレシピのように受け継がれてきた広範囲にわたるネットワークであると想像できます。

テューリンゲンの森のルーツ

ヨハン・セバスチャンの何世代も前から、その家族はこの地域にしっかりと根付いていました。

ファイト・バッハ(高祖父):ハンガリーから逃れてきたパン屋兼粉屋。「キトリンゲン」(小さなリュート)を粉屋に持ち込み、石臼の音に合わせて演奏していたとも伝えられています。

町の音楽家とオルガン奏者:ヨハン・セバスチャンの父、ヨハン・アンブロジウス・バッハはアイゼナハの町の音楽家でした。彼の叔父や従兄弟たちは、エアフルト、アルンシュタット、ゴータといった都市で、ほぼすべての重要な音楽職に就いていました。一家は年に一度、盛大な家族の集まりに集まり、共に音楽を奏で、盛大に祝賀しました。その際には、ユーモラスな即興歌(クォドリベット)が披露されることもよくありました。

2. 妻たち:精神的なパートナー

バッハは二度結婚しており、どちらの妻も彼の音楽活動に深く関わっていました。

マリア・バルバラ・バッハ(最初の妻):彼女はバッハの又従妹で、自身も音楽家の家系に生まれました。彼女はバッハの技巧を隅々まで理解していました。

アンナ・マグダレーナ・バッハ(2番目の妻):彼女は非常に才能のあるプロの歌手(ソプラノ)でした。バッハは彼女のために有名な「アンナ・マグダレーナ・バッハのための楽譜」を編纂しました。彼女はバッハの楽譜を清書することで、彼に計り知れない支援を提供しました。二人の筆跡は非常に似ているため、学者でさえ区別が難しい場合があります。

3. ザ・サンズ:次世代の「有名人」

バッハには20人の子供がいましたが、その多くは若くして亡くなりました。しかし、息子のうち4人は世界的な作曲家となり、中には生前父親よりも有名になった者もいました。

ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハ( 「ドレスデンのバッハ」 ):彼は最も才能のある即興演奏家であり、寵児とみなされていたが、かなり不安定な人生を送りました。

カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ( 「ベルリン・バッハ」または「ハンブルク・バッハ」 ):彼は「エンプフィントザムカイト」様式の最も重要な作曲家の一人となり、フリードリヒ大王の宮廷に仕えました。彼は父の遺産を最も強く受け継いだ人物でした。

ヨハン・クリストフ・フリードリヒ・バッハ( 「ビュッケブルク・バッハ」 ):彼は楽長として働き、むしろ古典的なスタイルに忠実であり続けました。

ヨハン・クリスティアン・バッハ( 「ミラノのバッハ」または「ロンドンのバッハ」 ):カトリックに改宗し、イタリア、後にイギリスに移住した。彼は数々の名作オペラを作曲し、若きヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトに大きな影響を与えた。

4. 「バッハ・アーカイブ」

バッハ家は、その伝統を深く認識していました。ヨハン・セバスチャン自身が「音楽家バッハ家の起源」を編纂しました。これは手書きの記録で、53人の家族とその音楽家としての経歴を記録したものです。彼にとって、音楽は孤独な天才の作品ではなく、育み、受け継がれるべき家族の遺産でした。

バッハ一家は、いわば「音楽の生態系」でした。バッハという名を持つほぼ全員が楽器を演奏したり歌ったりすることができました。

作曲家との関係

ヨハン・セバスチャン・バッハは、生涯のほとんどを中央ドイツの比較的狭い範囲で過ごしましたが、孤立した泡の中で生きていたわけではありません。他の作曲家たちとの関係は、深い尊敬と専門的な交流によって特徴づけられていましたが、奇妙な偶然の出会いやライバル関係も見られました。

最も重要な直接接続は次のとおりです。

1. ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル:大いなる遭遇

音楽史における最も有名な逸話の一つです。バッハとヘンデルは同じ年(1685年)に生まれ、わずか130キロほどしか離れていません。バッハはヘンデルを深く尊敬しており、ヘンデルが故郷のハレを訪れていた際に、二度も直接会おうとしました。

最初は、彼らはたった一日だけ会えなかった。

二度目の訪問の際、バッハは既に病状が悪化し渡航が不可能だったため、息子のヴィルヘルム・フリーデマンを特使として派遣した。ヘンデルはバッハの関心にそれほど強く応えなかったようで(彼はロンドンで国際的なオペラ歌手として活躍していた)、バッハはライプツィヒでのコンサートのためにヘンデルの作品を自ら書き写した。

2. ゲオルグ・フィリップ・テレマン:尊敬する友人

生前、バッハよりもはるかに有名で成功していましたが、二人は互いに深い尊敬の念を抱いていました。

次男であるカール・フィリップ・エマヌエル( 「フィリップ」という名前はここから来ている)の名付け親にもなった。

興味深いことに、ライプツィヒのトーマスカンターの職にテレマンが市議会の第一候補だったが、テレマンが辞退したため、バッハが「当面の解決策」として雇われた。

3. ディートリヒ・ブクステフーデ:偶像と指導者

1705年、若かったバッハは偉大なオルガン奏者ブクステフーデの演奏を聴くためにリューベックへの有名な旅に出ました。

バッハはブクステフーデの演奏と「夕べの音楽」に大変魅了されたため、当初4週間の滞在の予定が4か月に延びた。

ブクステフーデの後任として聖マリア教会のオルガニストの職に就くという申し出さえありましたが、ブクステフーデの娘と結婚するという条件付きでした。バッハは丁重に辞退し、 (長年の不在に非常に苛立ちながらも)元の職に戻りました。

4. アントニオ・ヴィヴァルディ:遠くからの影響

バッハはヴィヴァルディと直接会ったことはなかったが、楽譜の研究を通じてヴィヴァルディの音楽と「直接的」な関係を築いた。

ワイマールで、バッハはヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲を数多く受け取りました。彼はイタリアの新しい形式主義の厳格さと活力に非常に感銘を受け、これらの作品の多くをチェンバロやオルガン用に編曲しました。

「模倣」(当時最高の学問形態)を通じて、バッハは自らのスタイルを根本的に近代化したと言えるでしょう。

5. ヤン・ディスマス・ゼレンカ:ドレスデンの同僚

ドレスデンのカトリック宮廷で働いていたボヘミアの作曲家ゼレンカを高く評価していた。

バッハがドレスデンを訪れた際、二人は何度か会った。バッハはゼレンカの複雑で、しばしば半音階的な教会音楽に深く感銘を受けていた。それは、バッハ自身の深みと対位法の基準を満たしていたからだ。二人は専門的な意見を交換し、バッハはゼレンカを優れた模範として弟子たちに推薦した。

ルイ・マルシャンとのライバル関係

バッハとフランスのスター作曲家マルシャンの関係は、どちらかというと競争的なものでした。1717年、ドレスデンで二人の直接対決が行われました。

非常に傲慢だと思われていたマルシャンは、前夜、バッハの練習をこっそり聞いてしまった。バッハの技巧に圧倒され、翌朝日の出前に駅馬車で逃走し、抵抗することなくバッハに屈服した。

バッハのネットワークは、彼が研究したアイドル、彼の子供たちに洗礼を施した友人、そして彼の才能から逃れたライバルたちで構成されていました。彼は同時代の人々の影響を吸収し、それを全く新しいものへと変貌させる「スポンジ」のような存在でした。

類似の作曲家

1. ヤン・ディスマス・ゼレンカ (1679–1745 ) – 「ボヘミアン・バッハ」

ゼレンカは、おそらくバッハの音楽言語に最も類似した作曲家であろう。彼はドレスデンで活動し、バッハから高く評価されていた。

類似点:バッハと同様に、ゼレンカは極めて複雑なポリフォニック構造と、大胆な半音階的和声を好みました。彼の音楽はしばしば陰鬱で、高度に凝縮され、知的な要求を突きつけるように響きます。バッハのロ短調ミサ曲を愛する人は、ゼレンカのミサ曲にも同様の精神的な深みを見出すでしょう。

2. ディートリヒ・ブクステフーデ(1637–1707 ) –模範となる人物

、若きバッハが何百キロも歩いて歩いた人でした。

類似点:この直接的な関係は、特にオルガン音楽において顕著です。ブクステフーデの幻想曲、意外性のある旋律(いわゆるスタイラス・ファンタスティックス)を用いる勇気、そしてフーガの巧みな演奏は、バッハの礎となりました。

3. ゲオルグ・フィリップ・テレマン (1681–1767) –生産的な友人

テレマンの音はバッハよりも心地よく「現代的」に聞こえることが多いが、重なり合う部分も大きい。

類似点:テレマンは、壮大な宗教音楽と精緻な器楽協奏曲において、同等の技術的完成度を達成しています。対位法のスタイルを熟知していましたが、より軽やかで優雅な効果を求めることが多かったようです。

4. ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル(1685–1759) –荘厳な同時代の

よりオペラ的で劇的なスタイルで作曲しましたが、彼らは後期バロック時代の「精神的兄弟」です。

類似点:( 『メサイア』のような)大規模な合唱には、同じ建築的な力強さと、巧みに声を織り交ぜる能力が見られます。バッハは深みに潜り込む傾向があり、ヘンデルは外に向かって構築していく傾向がありましたが、どちらもバロックの技法を完全に習得していました。

5. ハインリヒ・シュッツ(1585–1672 ) –知的祖先

シュッツはバッハよりちょうど100年も前に生きていたが、精神的な親近感は明白である。

類似点:シュッツはドイツ教会音楽の「父」と称されています。彼は音楽修辞学、すなわち音楽を通して聖書のテキストを解釈する芸術の基礎を築き、後にバッハがその頂点を極めました。バッハの受難曲を愛する人々は、シュッツの受難曲の中に純粋で凝縮されたエッセンスを見出すでしょう。

6. マックス・レーガー(1873–1916 ) –バッハの復活者

時代を遡ると、バッハの精神を現代に最も強く伝えた人物はマックス・レーガーです。

類似点:レーガーは対位法とフーガに執着し、バッハの数学的な厳密さと後期ロマン主義の極端な調和を融合させました。彼自身、自身の作品はすべてバッハとの直接的な対峙であると述べています。

7. フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ(1809–1847 ) –ロマン派の継承者

メンデルスゾーンは19世紀にバッハを発見しただけでなく、バッハの作風の弟子でもありました。

類似点:オラトリオ(聖パウロ、エリヤ)とオルガンソナタでは、バッハの音楽があらゆる音符に響き渡る。メンデルスゾーンは、厳格なフーガ形式をロマン派時代に復活させ、当時の新しい旋律様式と融合させた。

聴く際のアドバイス:バッハの複雑さを探求したいなら、ヤン・ディスマス・ゼレンカのレスポンソリーを聴いてみてください。この音楽がいかに「バッハ的」でありながらも独特であるかに驚かれることでしょう。

人間関係

1. 機器メーカー:技術交流

バッハは音のメカニズムに執着し、当時の最高の職人と直接接触しようとしました。

ゴットフリート・ジルバーマン(オルガンとピアノ製作者):ジルバーマンとの関係において最も重要な人物の一つ。バッハはジルバーマンにとって最も厳しい批評家であり、最も重要なアドバイザーでもありました。ジルバーマンが最初の「ハンマークラヴィア」(フォルテピアノ)を製作した際、バッハはアクションの重さと高音の弱さを批判しました。ジルバーマンは長年改良に取り組み、ついにバッハは全面的な承認を与え、販売にも協力しました。

ヨハン・クリスティアン・ホフマン(リュートとヴァイオリン製作者):ライプツィヒ出身の親友。バッハは彼にヴィオラ・ポンポーザ(大型ヴィオラ)など、新しいタイプの楽器の製作を依頼した。ホフマンはバッハを遺言執行者に任命しており、音楽家と職人の間に深い信頼関係があったことを物語っている。

2. コレギウム・ムジクム:学生とアマチュア

バッハは長年にわたり、ライプツィヒのツィンメルマン率いるコレギウム・ムジクムを率いていました。これは現代的な意味でのプロのオーケストラではなく、ライプツィヒ大学の学生と才能あるアマチュア音楽家たちによって構成された集団でした。

コーヒーハウスのくつろいだ雰囲気の中で、彼は厳格なトーマス学校よりもはるかに直接的で気楽な関係をこれらの若者たちと築きました。彼の世俗協奏曲の多くは、これらの若い音楽家のために特別に作曲されました。

3. 貴族:パトロンと雇用主

バッハと貴族たちとの関係は、深い感謝と外交的な駆け引きが混ざり合ったものだった。

アンハルト=ケーニヒスブルク公レオポルド:これはおそらく彼の職業人生で最も幸せな関係だったでしょう。公自身も才能ある音楽家であり(ヴァイオリン、ヴィオラ・ダ・ガンバ、チェンバロを演奏しました)、バッハをまるで友人のように扱い、旅に連れて行き、バッハの子供の一人の名付け親でもありました。

フリードリヒ大王(プロイセン王) : 両者の関係はむしろ冷淡で敬意に満ちていた。1747年、バッハがポツダムを訪れた際、王は老師に挑んだ。バッハは従順な召使ではなく、 「謙虚な専門家」として応じ、 『音楽の捧げ物』の中で王の音楽上の謎を巧みに解き明かした。

4. トーマナー:教師と「父親代わり」

とトーマス学校の生徒である歌手たちとの関係は困難な場合が多かった。

彼は、才能のない、あるいは規律のない少年たちから、極めて難解なカンタータを歌える合唱団を育成しなければならなかった。手紙の中で彼は「音楽的才能のない」生徒たちについて痛烈に批判した。しかし、才能のある生徒も数人おり、彼は彼らを支援して、後に写字生や助手として彼のために働くようになった。

5. ライプツィヒ市議会議員:継続中の対立

彼とライプツィヒ市議会(彼の直属の上司)との関係は、ほぼ常に緊張状態にあった。

評議員たちはバッハを、職務(例えばラテン語の教育)を怠る強情な役人だと考えていた。一方、バッハは評議員たちを、自分の音楽の質を理解していない無知な官僚だと考えていた。彼は手紙の中で、評議員たちを「奇妙で音楽的に憎めない権威者」と呼んでいた。

6. ゴットフリート・ツィンメルマン:コーヒーハウスのオーナー

ツィンメルマンは、バッハの世俗音楽が演奏されるコーヒーハウスの所有者でした。彼はバッハに店を提供しただけでなく、バッハのコンサートの成功を確実なものにするために、巨大なチェンバロなどの新しい楽器にも投資しました。ツィンメルマンは、教会の外にあるブルジョア社会におけるバッハの活動において重要なパートナーでした。

バッハの社会的なネットワークは、職人的な精密さ、貴族的な寵愛、そしてブルジョワ階級の起業家精神が融合したものでした。彼は孤独な芸術家ではなく、オルガン製作者と常に技術的な議論を交わし、王子たちと音楽を奏で、市議会議員と給与について議論を交わすような人物でした。

重要なピアノ独奏曲

「ピアノ作品」について語るとき、現代のピアノ(グランドピアノ)が彼の時代に発明されたばかりだったことを忘れてはなりません。彼はこれらの作品をチェンバロまたはクラヴィコードのために作曲しましたが、今日ではすべてのピアニストにとって欠かせない中心的なレパートリーとなっています。

永遠に変えた鍵盤楽器による最も重要なソロ作品は次のとおりです。

1. 平均律クラヴィーア曲集(パートIとパートII)

これは、鍵盤音楽の歴史全体を通して、おそらく最も影響力のある作品と言えるでしょう。2つのコレクションから構成され、それぞれに長調と短調それぞれに1曲ずつ、計24曲のプレリュードとフーガが収録されています。

重要性: バッハは、新しいタイプの調律法 ( 「平均律」 ) により、すべてのキーで演奏しても音程が外れないことが証明されました。

「旧約聖書」とよく称される。瞑想的な静けさから数学的な厳密さまで、人間のあらゆる感情がここに表現されている。

2. ゴールドベルク変奏曲

もともとは眠れないカイザーリンク伯爵の夜を短くするために書かれたものですが、今ではソリストにとって最も難しい作品の一つとなっています。

構成: この作品は繊細な「アリア」で始まり、メロディーではなくベースの基礎を通して展開する 30 の変奏曲が続きます。

特別な特徴:バッハは3つの変奏曲すべてにカノンを組み込んでおり、各声部間の距離がどんどん大きくなっています。これは建築的な傑作であると同時に、高度な技巧を凝らした作品でもあります。

3. イタリア協奏曲

この作品でバッハは奇跡を成し遂げました。たった一つの鍵盤楽器でオーケストラ全体の音を模倣したのです。

様式:イタリア様式(ヴィヴァルディ)へのオマージュ。二段鍵盤のチェンバロで異なる音域を切り替えることで、バッハはソリストとフルオーケストラ(トゥッティ)の対比を生み出した。

4. イギリス組曲とフランス組曲

これらのコレクションは基本的に様式化されたダンスのシーケンスです(アレマンド、クーラント、サラバンド、ジーグ)。

フランス組曲: むしろ勇敢で叙情的で、やや明るい調子です。

イギリス組曲: より壮大で、通常は長い前奏曲で始まり、演奏者により高い技術的要求を課します。

5. 半音階的幻想曲とフーガ

これはバッハの「最もワイルドな」ピアノ作品です。まるでバロックのルールを一瞬でも無視したかのようです。

特徴:この幻想曲は、ドラマチックな連打、大胆なハーモニー、そしてまるでオペラの一場面を思わせるレチタティーヴォに満ちている。不協和音を恐れなかったバッハの偉大な即興演奏家ぶりを示している。

6. パルティータ(クラヴィーア練習曲第1部)

バッハはこれらの6つの組曲を「作品1 」として出版しました。これらはバロック舞曲組曲の最高峰と言えるでしょう。それぞれのパルティータは異なる形式(プレリュード、シンフォニア、トッカータなど)で始まり、深い憂鬱から溢れんばかりの生きる喜びまで、彼の表現力の幅広い範囲を示しています。

これらの作品がなぜ特別なのか

バッハのピアノ作品は、 「ジムと祈りが同時に行われている」ようなものです。指の独立性を訓練する(多くの場合、それぞれの手は同時に複数のパートを演奏する必要があるため)と同時に、複雑な構造を理解するための精神を刺激します。

重要な室内楽

バッハの室内楽作品には、個人的な献身と最高峰のヴィルトゥオーゾ演奏が魅惑的に融合しています。バッハ自身も優れたヴァイオリニストであり、ヴィオラ奏者でもあったため、彼はこれらの作品を「練習の積み重ね」で作曲することが多かったのです。才能豊かな息子たちのために、ヴィルトゥオーゾの友人たちのために、あるいはケーテン宮廷での自身の仕事のために。

以下は、今でもそのジャンルの金字塔とみなされている最も重要な室内楽作品です。

無伴奏ヴァイオリンのための6つのソナタとパルティータ(BWV 1001–1006 )

これらの作品は、すべてのヴァイオリニストにとって「エベレスト」とも言えるでしょう。バッハはここで、実際にはメロディーしか演奏できない楽器に完全なポリフォニーを生み出すという、技術的奇跡を成し遂げました。

シャコンヌ:第2パルティータの中心となるのは、 15分以上に及ぶ変奏曲集で、音楽史において最も深遠な作品の一つとされています。ヨハネス・ブラームスはかつて、バッハはこの曲において、最も深い思考と最も力強い感情の世界全体を、たった一つのヴァイオリンに凝縮していると述べました。

2. 無伴奏チェロ組曲6曲(BWV 1007 –1012)

ヴァイオリン独奏曲がヴァイオリンにとってそうであるように、これらの組曲はチェロにとってそうである。長い間、これらは単なる「練習曲」とみなされていたが、20世紀になって(主にパブロ・カザルスによって)傑作として発見された。

特徴:各組曲は前奏曲で始まり、一連の舞曲が続きます。瞑想的な雰囲気を持つト長調の第1組曲から、元々は5弦楽器のために書かれた、極めて技術的に要求の厳しい第6組曲まで、幅広い楽曲が収録されています。

ヴァイオリンとチェンバロのためのソナタ(BWV 1014 –1019)

これら6つのソナタは当時としては革命的なものでした。通常、チェンバロはヴァイオリンに単純な和音(通奏低音)で伴奏するのみでした。

革新性:バッハはチェンバロの右手のパートを完全に書き下ろし、ヴァイオリンと完全に対等なパートナーとして演奏できるようにしました。演奏者がたった2人であるにもかかわらず、真のトリオ感覚が生み出されます。

4. ガンバ・ソナタ(BWV 1027 –1029)

バッハの時代には、ヴィオラ・ダ・ガンバは繊細でメランコリックな音色を持つ、既にやや時代遅れの楽器でした。バッハはこの音色を愛し、ガンバのカンタービレ(歌うような)性質と複雑なポリフォニーを完璧に融合させた3つのソナタを作曲しました。

5. 音楽の捧げ物(BWV 1079) –室内楽パート

この晩年の作品は、バッハがフリードリヒ大王を訪ねた後に作曲されました。フルート、ヴァイオリン、通奏低音のための大規模なトリオ・ソナタが含まれています。

背景:王自身が熱心なフルート奏者であったため、バッハはフルートを非常に洗練された方法で取り入れました。この作品は、プロイセン宮廷の勇敢なスタイルとバッハの厳格な学識が融合しています。

6.フルート・ソナタ

フルートのためのソナタを数多く残しました(チェンバロ付きや通奏低音付きなど)。ロ短調ソナタ(BWV 1030)は、その膨大な長さとほぼ交響曲的な密度から、バロック時代全体を通してこのジャンルで最も重要な作品とされています。

これらの作品に共通するもの

バッハの室内楽は決して単なる娯楽ではない。たとえ小規模なアンサンブルであっても、彼は建築者であり続ける。それぞれの声が互いに追いかけ合い、反射し合い、網を織り成すその音色は、聴き手がたった一人か二人の演奏家しか演奏していないことをしばしば忘れさせる。

重要な管弦楽曲

1. ブランデンブルク協奏曲(BWV 1046–1051 )

、バロック管弦楽の最高峰とされています。バッハは1721年にブランデンブルク辺境伯に献呈しました。

これらの協奏曲の特別な点は、6曲それぞれが全く異なる楽器編成で演奏されていることです。バッハはここで、複数のソリストによる「コンチェルト・グロッソ」から純粋な弦楽アンサンブルまで、様々なソリストの編成で実験的な演奏を行っています。

ハイライト: 非常に高いジャズトランペットによる第 2 協奏曲、2 本のリコーダーによる第 4 協奏曲、そしてハープシコードが壮大なソロ カデンツァを演奏するため、史上初の本格的なピアノ協奏曲とみなされている第 5 協奏曲。

2. 4つの管弦楽組曲(BWV 1066 –1069)

当初これらの作品を「序曲」と呼んでいました。それぞれの作品は、壮大な導入楽章と一連のフランス舞曲(ガヴォット、ブーレ、ジーグなど)で構成されています。

組曲第2番ロ短調: フルートのための勇壮な曲で、有名な速い楽章「バディネリ」で終わります。

組曲第3番ニ長調:トランペットとティンパニによる祝祭的な作品。世界で最もよく知られ、平和な音楽の一つである「エア」が収録されています。

3. ヴァイオリン協奏曲(BWV 1041–1043 )

バッハ自身も卓越したヴァイオリニストであり、それはこれらの作品にも顕著に表れています。イタリア調律とドイツの深みが融合しています。

ヴァイオリン協奏曲イ短調とホ長調: 明確な構成と叙情的なフレーズが印象的な、レパートリーの 2 つの古典曲。

のための二重協奏曲ニ短調:2つのソロヴァイオリンが、濃密で感情豊かな対話を繰り広げます。特に第2楽章は、バロック旋律作品の中でも最も美しい瞬間の一つとされています。

4. チェンバロ協奏曲(BWV 1052–1065 )

、チェンバロ(ピアノの前身)をオーケストラの前に独奏楽器として配置した先駆者でした。

ヴァイオリン協奏曲またはオーボエ協奏曲の編曲です。ニ短調協奏曲(BWV 1052)は、その中でも最も力強く、技巧的な演奏が特徴です。

複数の協奏曲: バッハは、 2台、3台、さらには4台のチェンバロのための協奏曲も同時に作曲しました。これは、ライプツィヒのコーヒーハウスで才能ある息子たちと一緒に演奏するためだったことが多いです。

5. 三重協奏曲(BWV 1044)

フルート、ヴァイオリン、チェンバロという異例のソリスト陣による、後期作曲の壮大な協奏曲。極めて複雑で、バッハが様々な音色を緻密なタペストリーに織り交ぜる才能を如実に示している。

その他の重要な作品

器楽作品に加え、声楽曲とオルガン作品という広大な世界を創造し、それらが彼の作品の中核を成しています。これらの作品において、彼は深い宗教心と、今日まで比類のない作曲の記念碑的性質を融合させています。

これらの分野における最も重要な作品は次のとおりです。

1. 大いなる情熱

これらの記念碑的な作品は、福音書に基づくイエスの受難の物語を語り、ライプツィヒの聖金曜日の礼拝のために作曲されました。

マタイ受難曲:人類史上最高傑作の一つとされています。2つの合唱団と2つのオーケストラを擁するバッハは、通常の教会礼拝をはるかに超える、ドラマチックで感情豊かな音世界を創り出しています。

ヨハネ受難曲:この作品は、より短く、より劇的で、ほとんどオペラ的で攻撃的な構成をしています。圧倒的なリズムのエネルギーと心を掴む合唱で、観客を魅了します。

2. クリスマス・オラトリオ

これは実際には、クリスマスから公現祭までの祝祭のために書かれた6曲のカンタータ・シリーズです。冒頭の陽気なティンパニのロールと輝かしいトランペット(「喜びなさい、楽しもう!」)が特徴で、多くの人々にとってクリスマス音楽の真髄となっています。

3. ロ短調ミサ曲

これはバッハの音楽的遺産です。彼は数十年をかけてこの作品に取り組み、死の直前にようやく完成しました。バッハはルター派でしたが、カトリックのミサのラテン語テキスト全体をここに作曲しました。この作品はあまりにも包括的で複雑なため、バッハの生前に全曲演奏されることはありませんでした。多声合唱音楽の最高峰とされています。

4. カンタータ作品

バッハは200曲以上の教会カンタータを作曲しました(元々はおそらく300曲以上あったでしょう)。彼は毎週、日曜礼拝のために新しい作品を演奏しなければなりませんでした。

最も有名なのは、 「Wachet auf, ruft uns die Stimme」(有名なテノールコラール付き)と、世界的に有名なコラール「Jesus bleibet meine Freude」を含む「Herz und Mund und Tat und Leben」です。

彼はまた、当時流行していたコーヒーを飲む習慣を扱ったユーモラスな「コーヒー・カンタータ」や「農民カンタータ」などの世俗的なカンタータも作曲しました。

5. 素晴らしいオルガン作品

オルガンはバッハにとってまさに「家庭の楽器」でした。ここで彼は比類なき音の建築家としての才能を発揮しています。

トッカータとフーガ ニ短調:ドラマチックな始まりから、おそらく世界で最も有名なオルガン曲です。

ペダルで繰り返されるテーマの独創的な変奏曲。

楽譜」などのコレクションでは、バッハは有名な賛美歌を巧みに音楽に作曲し、メロディーを対声部の密なネットワークに織り込んでいます。

6. マニフィカト

音楽化した、聖歌隊と管弦楽のためのニ長調の輝かしく祝祭的な作品。バッハの数少ないラテン語作品の一つであり、その簡潔さと圧倒的な輝きで魅了します。

7. モテット

これらの作品は主に声楽曲で構成されており(「主よ、我が喜びよ」など)、バッハが伴奏楽器を伴わない声楽作品の作曲において卓越した才能を発揮したことを示しています。合唱団が歌える楽曲の中でも最も難しい作品の一つです。

これらの作品は「精神的なバッハ」を体現しています。彼の器楽作品は遊び心があり数学的な側面が多いのに対し、これらの声楽作品とオルガン作品は、言葉では言い表せない神聖な響きを表現しています。

逸話と興味深い事実

刑務所での滞在

バッハはただの雇われ人ではありませんでした。1717年、ワイマールの職を辞してケーテン侯爵に服従しようとした際、ザクセン=ワイマール公爵は釈放を拒否しました。バッハは執拗かつ頑固に抗議したため、公爵は4週間の禁固刑に処しました。しかし、バッハは獄中での時間を有意義に過ごし、そこで『オルガン小譜』の一部を執筆したと言われています。

起こらなかった決闘

「音楽の頂上決戦」が開かれることになりました。バッハとフランスのスター作曲家ルイ・マルシャンが対決するのです。この対決のニュースは瞬く間に広まりました。しかし、決闘前夜、マルシャンはバッハの練習を密かに聞き、バッハの卓越した技術に感銘を受け、翌朝の日の出とともに駅馬車で逃亡しました。バッハは独奏で、聴衆を熱狂させました。

音楽のための行進

若きバッハは、偉大なオルガン奏者ディートリヒ・ブクステフーデの演奏に熱中し、 1705年の冬にはアルンシュタットからリューベックまで約400キロメートルを徒歩で旅しました。この旅のために4週間の休暇を取っていたにもかかわらず、4ヶ月間滞在しました。アルンシュタットの雇い主は、帰国後の休暇延長という異例の事態に全く満足しませんでした。

バッハとコーヒー

バッハは当時流行していたコーヒーの大ファンでした。ライプツィヒでは、ツィンメルマンのコーヒーハウスで多くの時間を過ごしました。当時、コーヒーは健康に良くない、あるいは女性にはふさわしくないという批判が多かったため、バッハはコーヒーを擁護するためにユーモラスな「コーヒー・カンタータ」を作曲しました。その中で、若い女性がこう歌います。 「ああ!コーヒーのなんと甘い味でしょう。千のキスよりも美しく、マスカットワインよりもまろやかに。 」

好戦的なカンター

ライプツィヒでは、バッハは市議会や校長と絶えず衝突していました。ある時、才能のない生徒を監督(副合唱指揮者)に任命することをバッハが拒否したため、校庭で乱闘騒ぎになりかけたことがありました。バッハは、音程を外して演奏する音楽家に怒りのあまりかつらを脱ぎ捨て、 「笛吹きかフルート吹き」と罵倒することで知られていました。

(この記事は、Googleの大規模言語モデル(LLM)であるGeminiの協力を得て執筆されました。この記事は、まだ知らない音楽を発見するのに役立つ参考資料として作成されています。この記事の内容は完全に正確であることを保証するものではありません。信頼できる情報源で情報をご確認の上、ご参照ください。)

Best Classical Recordings
on YouTube

Best Classical Recordings
on Spotify